martes, 19 de diciembre de 2017

Video del día: a-ha - Take On Me

Resultado de imagen para a-ha 1985 take on me single

a-ha - Take On Me

Take On Me (16-Sep-1985) es una canción del grupo noruego de pop a-ha. Paul Waaktaar-Savoy, Magne Furuholmen y Morten Harket compusieron la primera versión​ y Tony Mansfield se encargó de la producción.​ 

Además de los sintetizadores, presenta una instrumentación variada, que incluye guitarras, teclado y batería. Originalmente, la publicaron como sencillo para Europa en 1984, sin incluirla en ningún álbum, y tuvo una recepción comercial discreta.​ Alan Tarney produjo una segunda versión en abril de 1985, mezclada por Tony Mansfield e incluida en el álbum debut del grupo, Hunting High and Low (01-Jun-1985). Aunque la segunda versión tuvo más ventas que la primera, tampoco fue muy popular en las listas.​

No obstante, un tercer y último lanzamiento en septiembre de 1985, acompañado de un video,​ aumentó las ventas y la popularidad de la banda.​ Alcanzó la posición número uno en las listas de Estados Unidos, Noruega y otros doce países y la número dos en el Reino Unido, Irlanda y Japón. 

En el video se puede ver a los miembros de la banda representados en animaciones dibujadas a lápiz —una técnica conocida como rotoscopio— y también cuenta con escenas filmadas en vivo. Además, ganó seis premios y estuvo nominado en dos categorías en la ceremonia de 1986 de los MTV Video Music Awards

El video tiene una trama fantástica y aborda una relación romántica.​ Comienza con un montaje de dibujos hechos a lápiz, perteneciente a una historieta, que representa una carrera de motocicletas donde el protagonista, interpretado por Harket, participa con otros dos competidores. Luego se puede ver una escena en un café, donde una joven interpretada por Bunty Bailey, entonces novia de Harket,​ toma de una taza mientras lee. Conforme avanza, la camarera le trae la cuenta; en ese instante, el protagonista, tras haber ganado, le guiña el ojo. Su mano animada sale de la revista, con la intención de invitarla a ese lugar. Una vez dentro, ella aparece también como una animación dibujada en lápiz y él le canta.

Mientras tanto, de vuelta en el café, la camarera regresa por la joven pero no la encuentra ya; debido a esto, tira la historieta a una papelera, lo que ocasiona que los dos competidores de Harket reaparezcan armados con una llave grifo para atacarlo. Harket golpea a uno de ellos y se refugia con la chica en una bola de papel. Al quedar arrinconados, Harket hace un hoyo en el muro de papel para que ella pueda escapar, mientras aparece una llave grifo frente a él. Una vez de vuelta en el mundo real, y tras aparecer justo al lado de la papelera para sorpresa de los comensales del café, toma la historieta de la papelera y vuelve a casa, donde intenta verificar qué pasó luego en la historia del motociclista. 
En el siguiente cuadro, Harket aparece sin vida a simple vista, por lo que la joven empieza a llorar, pero se levanta repentinamente e intenta salir de la publicación. En ese instante, su imagen aparece en el vestíbulo de la casa con una parte de él animada y la otra en imagen real, mientras intenta liberarse de la historieta. Al final, escapa de ese mundo y se convierte en un ser humano.​ Le sonríe a la joven, que camina hacía él y se abrazan. Esta última escena está basada en la película de ciencia ficción 'Altered States' (1980).​

Gracias al sencillo, según PopMatters,​ a-ha está considerado un one-hit wonder, y la cadena televisiva VH1 lo ubicó en el tercer puesto dentro de Los 100 mejores one-hit wonders de los 80's.​ 

En la gala de entrega de los Spellemannprisen de 2009, Take On Me recibió un reconocimiento al mejor éxito noruego de los últimos cincuenta años.

Efemérides musicales

UN DÍA COMO HOY, 20 DE DICIEMBRE EN EL AÑO…

Imagen relacionada
2002
Madonna, U2 y Eminem, nominados a los Globos de Oro
Cinco super estrellas del mundo de la música recibían tal día como hoy una nominación a este premio: U2 (The Hands That Built America), Eminem (8 Mile), Madonna (Die Another Day), Paul Simon (Father and Son) y Bryan Adams (Spirit).

El galardón se lo terminaron llevando U2 por su canción 'The Hands That Built America', aunque posteriormente, en la ceremonia de los Oscars, sería Eminem el que se llevaría el gato al agua por 'Lose Yourself'.





Resultado de imagen para joe walsh 2017
1975
Joe Walsh se convierte en un Eagle
Un día como hoy, Joe Walsh se unió a Eagles en sustitución de Bernie Leadon, el guitarrista inicial. Años atrás, en los 60 estuvo en The Measles y también fue miembro de The James Gang.

Pero, sin duda, su gran lanzamiento llegó en 1976, cuando entró a formar parte de Eagles. En ese grupo debutó con el tema 'Hotel California', que se incluye dentro del disco del mismo nombre, con el que la formación californiana fue nº 1 en álbumes y también en la lista americana de sencillos. Unos años más tarde, Eagles editó 'The Long Run', que, en principio, iba a ser el último álbum de la banda. Walsh continuó su carrera en solitario, y uno de sus éxitos más populares en ese caminar como solista fue la canción 'All Night Long'. En 1994 regresó con sus compañeros de Eagles para una gira y en la actualidad siguen trabajando juntos.





Resultado de imagen para jethro tull 1967
1967
Fundación de Jethro Tull
El 20 de diciembre de 1967 Ian Anderson, un joven músico escocés de 20 años, fundó uno de los grupos más longevos de la música popular: Jethro Tull.

Muy influido en sus primeros tiempos por el blues que florecía por aquel entonces en Londres, Jethro Tuhll incorporó al mismo blues y al rock el virtuosismo de Anderson con un instrumento tan poco habitual como la flauta.





Resultado de imagen para alan parsons 2017
1948
Nace Alan Parsons
Hoy cumple 69 años el músico, productor e ingeniero de sonido inglés Alan Parsons, nacido en Londres. Aunque a finales de los sesenta tocaba la guitarra en un grupo de blues, intentando como tantos otros emular a Clapton, sus comienzos en la música profesional fueron como asistente del ingeniero de grabación en los estudios Abbey Road de Londres. Bajo la tutela del productor George Martin, Parsons trabajó junto a los Beatles en los álbumes 'Let it Be' y 'Abbey Road'. Las técnicas de grabación y de producción que aprendió en el proceso serían fundamentales en sus trabajos futuros. "Sólo era un ayudante que hacía el té y pulsaba botones", explicaba Alan, "pero no perdía detalle de cómo trabajaba Martin."

Cuando los Beatles tomaron caminos separados, Parsons siguió como ingeniero en Abbey Road y trabajó con McCartney en sus álbumes 'Wild Life' y 'Red Rose Speedway'. En 1973, Alan fue el ingeniero jefe de grabación en el célebre álbum 'The Dark Side of the Moon', de Pink Floyd, por el que recibió su primera nominacion (de diez) a un Grammy. Este éxito le proporcionó la suficiente confianza como para dedicarse a la producción y al trabajo con Pink Floyd le siguieron otros con Al Stewart ('Year of the Cat'), los Hollies ('The air that I breathe'), Cokney Rebel, Pilot y Olivia Newton-John. Fue por esta época cuando conoció a su futuro colaborador Eric Woolfson, un compositor y productor que, impresionado con los trabajos y el talento de Parsons, decidió convertirse en su mánager.

Tras unos años de moderado éxito formando equipo de producción, Eric y Alan decidieron grabar un disco propio con temas basados en los escritos de Edgar Allan Poe, una idea a la que Woolfson había estado dando vueltas últimamente. Incluso rechazaron encargarse de la producción del siguiente álbum de Pink Floyd, 'Wish You Were Here', para centrarse únicamente en su proyecto. En 1976, tras dos años de intensos trabajos en el estudio, vio la luz el álbum 'Tales of Mistery and Imagination' de Alan Parsons Project. 

Tuvo una gran acogida, especialmente para ser su álbum debut, y su estructura musical fue la que se repetiría con éxito en posteriores entregas: una selección de voces solistas, incluida la de Woolfson, temas basados en guitarra y piano con largos pasajes instrumentales, un penetrante y seductor tema central y, por supuesto, una producción inmaculada. El rol de Parsons era comparable al que un director o productor desempeña en las películas o en la televisión, creando el concepto, componiendo la música, contratando a los artistas y mezclando el resultado en el estudio, mientras Woolfson escribía las letras, cantando en muchas de las composiciones. A esto se agregó la presencia de Andrew Powell, quien se sumó al proyecto en 1976 como arreglista.

El grupo fue contratado por Arista Records y con la publicación de 'I Robot' en 1977, que fue Top10 en las listas de álbumes estadounidenses, dio comienzo una década de sorprendentes éxitos de ventas, algo poco usual para una banda que jamás había actuado en directo y cuyos principales responsables, en la mayoría de ocasiones, se limitaban únicamente a labores de mezcla y producción.

Hasta 1987 lograron colocar siete álbumes en el Top40, entre ellos 'Pyramid' (1978), 'Eve' (1979), 'The Turn of a Friendly Card' (1981), 'Eye In The Sky' (1982) su mayor éxito y su disco más vendido, y 'Ammonia Avenue' (1984).

Pero todo este éxito tenía su parte negativa. Parsons y Woolfson percibieron pronto que las presiones de la compañía discográfica les robaba control artístico sobre su obra. "Nos manipularon para hacer una música comercial, que no era la idea original del grupo", comentó Parsons a Keyboard, "no pretendimos crear una banda comercial. Se pensó en un grupo cuyo objetivo era la experimentación y seguir su propio camino, no quedarse anclados en las 'zonas seguras' diseñadas por los ejecutivos de las discográficas." 

En 1987, con 'Gaudi', terminaron su contrato con Arista Records y, a continuación, Parsons y Woolfson tomaron caminos separados. Woolfson se introdujo en el mundo del teatro musical y ayudó a montar 'Freudiana', una ópera rock basada en la vida y teorías de Sigmund Freud. Parsons también participó como productor e ingeniero en el proyecto y por otra parte, dirigió un documental para la cadena MTV y construyó un estudio que llamó 'Parsonics'. Seguidamente se trasladó a Estados Unidos. No le agradó la experiencia y volvió a Inglaterra. Durante todo este tiempo no dejó de leer, investigar y escribir sobre nuevas técnicas de grabación.

En 1993 sintió nostalgia del trabajo en el estudio y grabó -sin Woolfson- el álbum 'Try Anything Once', que contaba con todos los elementos que habían llevado al éxito sus anteriores trabajos: largos pasajes instrumentales, arreglos minuciosamente elaborados y, por supuesto, una amplia selección de grandes vocalistas. Como antes, Parsons jugó el papel de director artístico. Sin ser autor de los temas ni tocar un solo instrumento, era el máximo responsable del impacto artístico y el sonido final del producto acabado. No obstante, en ocasiones, Parsons contribuía esporádicamente a las grabaciones con unos acordes al piano o a la guitarra, "tal como hacía Hitchcock en sus películas". Aun así, como músico, seguía sujeto a interpretaciones equivocadas por parte de algunos periodistas y fans. "A día de hoy, todavía hay gente que no acaba de entender que yo no sea el que canta. Vienen y me dicen: ¿Cómo consigues cantar con voces tan diferentes?"

En 1996 publicó 'On Air' y dos años después fue nombrado vicepresidente de Emi Studios Group, que incluía los famosos estudios de Abbey Road. Permaneció poco tiempo en el cargo, deseando volver a su trabajo creativo, aunque siguió asesorando al grupo empresarial.

En 1999 apareció 'The Time Machine', en el que repitió su fórmula de éxito. Aunque figuraba como el autor de la música en la cubierta, no firmaba ninguno de los temas y su labor fue de nuevo estrictamente de producción y grabación. Desde 2003 realiza sus giras bajo el nombre The Alan Parsons Live Project (con el permiso de Woolfson) con una banda que suele contar con P.J. Olsson a la voz solista, Alaistar Greene a la guitarra, Danny Thompson a la batería, Manny Focarazzo a los teclados, Guy Erez al bajo y Todd Cooper al saxofón. Por supuesto, al mismo tiempo continúa con sus producciones.

El año 2004 publicó su cuarto álbum, 'A Valid Path', en el que además de seguir contando con grandes músicos como David Gilmour a la guitarra, es coautor de todos los temas, canta y toca los teclados. Además se estrena como colaborador su hijo Jeremy Parsons, que asimismo contribuye con la guitarra.

Su publicación más reciente fue el CD  'Alan Parsons Symphonic Project, Live in Colombia', que recoge el concierto que ofreció en Medellín con un orquesta de 70 músicos. Como ingeniero de grabación, su último trabajo hasta la fecha fue el que realizó con el británico Steve Wilson, cantante y guitarrista de Porcupine Pie, en su tercer álbum en solitario 'The Raven That Refused to Sing (And Other Stories)'.

The Cure celebrará sus 40 años con un documental

El director, Tim Pope, anunció que Robert Smith contará la historia de la banda.

Fuente: Rolling Stone

<p>The Cure lanzó su primer sencillo, <i>Killing An Arab</i>, en 1978.</p>

Tim Pope, quien ha dirigido varios videos de Soft Cell y The Cure, anunció en su cuenta de Twitter que dirigirá un documental sobre el grupo liderado por Robert Smith. El próximo año se cumplirán cuatro décadas del lanzamiento de 'Killing An Arab', el primer sencillo de la banda, y el disco 'Three Imaginary Boys' celebrará sus 40 años en 2019.

“En 2018 estaré colaborando con Robert en un documental que contará cronológicamente la historia de The Cure, desde los 70 hasta el día de hoy y el futuro”, trinó Pope. “Robert contará la historia y esto será parte de la celebración de los 40 años de la banda”.

El largometraje tendrá material inédito propiedad de Smith, además de entrevistas, presentaciones en vivo e imágenes en el backstage. Sin embargo, todavía no se conoce el título ni la fecha de estreno.

Además del documental, The Cure celebrará sus 40 años con un concierto especial el 7 de julio de 2018 en Hyde Park en Londres. La banda estará acompañada por Interpol, Goldfrapp, Editors, Ride, Slowdive y The Twilight Sad, entre otros.

Nina Simone y Bon Jovi entrarán al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2018

Dire Straits, The Cars y The Moody Blues son los otros seleccionados.

Fuente: Rolling Stone

<p>Dire Straits, The Cars y The Moody Blues son los otros seleccionados</p>

El Salón de la Fama del Rock & Roll ha anunciado a sus nuevos integrantes: Bon Jovi, Dire Straits, The Moody Blues, The Cars y Nina Simone entrarán en 2018. Sister Rosetta Tharpe recibirá el premio 'Early Influence'.

La inducción se realizará en el Auditorio Público de Cleveland el 14 de abril de 2018. Una versión editada será transmitida por HBO y el precio de las boletas se revelará pronto.

Los artistas pueden ser elegidos para el Salón de la Fama 25 años después del lanzamiento de su primer álbum o sencillo. Radiohead era el único grupo en la lista de preseleccionados que estaba en el primer año de elegibilidad, sin embargo, no fue seleccionado. Bon Jovi es la única banda que empezó después de los 70 que entrará este año.

“Es un milagro de Navidad”, dijo David Bryan, teclista de Bon Jovi. “Estábamos viviendo un sueño, nos subimos a un bus sin ninguna garantía. Dijimos, ‘Salgamos y hagamos esto’. Y en realidad lo hicimos”.

El cantante de Moody Blues, Justin Hayward, también está emocionado de ver a su banda entrar al Salón de la Fama. “El viernes (un día antes de conocer la noticia) no me importaba”, comentó. “El sábado pensaba, ‘¡Wow, es increíble!’. Estoy muy agradecido al Salón de la Fama del Rock & Roll por dos cosas: por crear el gran templo de algo que me ha traído mucha alegría desde que era un niño. Y en segundo lugar por incluirnos”.

Las bandas suelen reunirse con exintegrantes durante la ceremonia y con los artistas de este año se pueden hacer presentaciones inolvidables. Dire Straits no ha tocado desde que se separó en 1992 y el líder Mark Knopfler todavía no ha dicho si está dispuesto a tener una reunión.

Sin embargo, Bon Jovi sí tocaría con el exguitarrista Richie Sambora y el bajista original Alec John Such. “Son una parte muy grande de nosotros”, dice el baterista Tico Torres. “Nos encantaría que se presentaran con nosotros”. David Bryan está de acuerdo. “La idea es que sea una celebración de lo que fuimos y lo que somos. Estará la alineación de ahora y la original. Debería ser una noche divertida”.

The Moody Blues también podría reunirse con Mike Pinder, teclista original (que dejó la banda en 1978), y el flautista/cantante Ray Thomas, quien salió en 2002. “Las ganas siempre están”, dice Hayward. “Extraño a los dos, en especial a Mike Pinder porque él fue el que me trajo al grupo”.

The Cars regresó en 2010 tras una separación de 22 años y lanzaron el LP 'Move Like This'. Hicieron una gira corta y no han tocado desde su presentación en Lollapalooza en agosto de 2011.

Nina Simone murió en 2003 y Sister Rosetta Tharpe, cuya música ha renacido en la última década, murió en 1973. Es posible que el Salón de la Fama traiga artistas que se inspiraron en ella.

Casi todas las ceremonias del Salón de la Fama terminan con todos los artistas subiendo al escenario para una presentación llena de estrellas. “Esa es la parte más difícil de la noche porque todos tienen grandes canciones”, dice Bryan. “Puedes hacer una canción de blues o algo. No sé. Creo que lo descubriremos cuando estemos allá”.

Los discos del año

Kendrick luchó, U2 rockeó y Taylor derrotó a sus detractores.

Fuente: Rolling Stone

Resultado de imagen para the best records of 2017

1. Kendrick Lamar - DAMN.
La voz más poderosa del rap está en la cima de su carrera con una sola obligación: reafirmar su poderío. Su punto de inflexión en 2015 con To Pimp a Butterfly fue una muestra brillante de hip hop, explotando con ritmos cambiantes, una introspección distorsionada y beats caleidoscópicos. DAMN. es el golpe sin guantes del MC, igual de potente pero con un impacto más directo. Desecha a sus detractores en YAH. (“Fox News quiere usar mi nombre por un porcentaje”), y luego profundiza, reflexiona sobre su familia y cita a la Biblia. En FEEL descarga su voz sobre un ritmo suave y lento, logrando 50 versos con un solo respiro, una actuación virtuosa y densa sin que sea impenetrable, gracias a la fluidez de Lamar. HUMBLE., su primer sencillo, es toda una hazaña, plagado de punchlines y dobles sentidos, presumiendo con una autoridad que pocos compositores se pueden permitir. Y en la intrépida FEAR., uno de los momentos más sensibles de 2017, narra una vida llena de ansiedades, entre ellas su “temor por perder la creatividad”. Pero basados en lo que ha logrado, él no tiene mucho por qué preocuparse.

2. Lorde - Melodrama
En su debut de 2013, Pure Heroine, Lorde logró consolidarse como una incipiente y talentosa artista pop. Con 21 años, subió la vara en su segundo LP y le dio a la música electrónica un lado humano y dramático, con la colaboración del genio emo/ pop Jack Antonoff. Su invulnerable y sarcástico debut amplía su paleta emocional y sónica, con guitarras, ritmos sintéticos y efectos electrónicos. Melodrama evoca a la diosa del art rock Kate Bush (especialmente en Green Light). Pero su logro más grande es hacer sentir el pop del siglo XXI tan íntimo como poderoso. El resultado es un disco ejemplar para las promesas del género en los próximos años.

3. U2 - Songs of Experience
Abriendo con una bendición (Love Is All We Have Left), lo último de U2 es una muestra de su reconciliación con un mundo al borde del abismo, el peor momento en más de 40 años de carrera. En esta ocasión, Bono entona algunas de sus más poderosas oraciones. Tienen el balance perfecto de grandeza y calidez, aprovechando su pasado post punk y su facilidad para adaptarse al pop moderno. Hay momentos oscuros, amorosos y llenos de esperanza (Love Is All We Have Left y Lights of Home), pero también hay pura diversión en The Showman (Little More Better). Es una manifestación de la magia eterna del rock & roll, presentada por una banda que se niega a olvidar sus raíces.

4. Kesha - Rainbow
En la mitad de su batalla legal con el productor Dr. Luke, cualquier cosa que Kesha lanzara sería un triunfo. Pero su regreso, cinco años después de su último LP, es una obra de arte agonizante y fuerte, perfecta para la revolución feminista. Comienza suave con Bastards, un himno en guitarra acústica, antes de entrar con un punk pop (con Eagles of Death Metal) en la ruda Let ‘Em Talk, donde dice con insolencia: “He decidido que todos los haters pueden chupármelo”. Y los momentos brillantes continúan. Lo mejor es cuando se ríe en la mitad de Woman —el sonido de alguien que vivió un infierno y salió de él con más fuerza— una canción funk/soul junto a los Dap-Kings.

5. LCD Soundsystem - American Dream
James Murphy reúne a su veterano grupo de virtuosos de Nueva York para una alegre paranoia; una obra magistral en la que no puede decidir si hará un álbum de fiesta para el fin del mundo o un álbum apocalíptico para acabar la fiesta. LCD Soundsystem tiene al público bajo las mismas condiciones (“Tú perdiste tu Internet y nosotros hemos perdido nuestra memoria”), mientras Murphy vocifera sobre sentirse como un perdedor en una cultura destrozada. Aun así la música es una celebración colectiva, desde How Do You Sleep? hasta Change Yr Mind. Y en Black Screen, Murphy homenajea a David Bowie con una fría despedida que el cantante apreciaría.

6. Khalid - American Teen
La mejor voz nueva del año fue un joven de 19 años sacado del horno del R&B: relajado, pero lleno de emociones. Éxitos como Young Dumb & Broke están repletos de posibilidades; por ejemplo, que un afroamericano que “no era tan masculino como los otros chicos” podría redefinir lo que significa ser un adolescente.

7. Taylor Swift - Reputation
Después de estar inactiva durante varios meses, Taylor Swift regresó de manera espectacular y audaz con esta brillante mansión de resentimientos lujuriosos, beats de trap y emociones románticas en exceso. Es un recordatorio para todos aquellos que dudaron que Su Alteza se puede lucir cuando se le antoje.

8. Queens of the Stone Age - Villains
Después de 20 años de carrera, Queens es tan increíble como una chaqueta de cuero que cobra vida gracias al Dr. Funkestein. En el mejor LP de hard rock de 2017, el productor Mark Ronson le da un ritmo alocado con tintes de Zeppelin a la banda, pero el verdadero sentimiento de rock & roll de Villains es puro QOTSA.

9. Migos - Culture
Nadie puede celebrar más la supremacía del trap que este trio de Atlanta. En Culture, los beats provienen del teclado y las bocas de Migos, cada bwah, skrrrt, brrrup significan su habilidad de transformar nada en algo, una y otra vez, en un parpadeo. Es un álbum en el que todas las canciones parecen un sencillo.

10. The National - Sleep Well Beast
Los héroes del art rock de Brooklyn desechan su pesimismo al estilo The Cure con humor negro, electrónica y guitarras punzantes. Canciones como The System Only Dreams in Total Darkness proyectan furia contra nuestra cultura, no desde la avalancha los de slogans sino desde nuestro interior, un balance entre la belleza y el amor, reuniendo fuerzas para lo que se viene.

11. Sam Smith - The Thrill of It All
El segundo LP del cantante británico de soul nos recuerda a Otis Redding, Aretha Franklin y Ray Charles junto a íconos contemporáneos como Amy Winehouse y Adele. Lo más destacado es HIM, una emocionante y nostálgica canción sobre el amor homosexual y la intolerancia cultural con un sonido góspel; un himno sobre los derechos humanos LGTBI.

12. Jay-Z - 4:44
El multimillonario de 47 años lanzó el mejor confesionario hip hop del año. Jay confronta sus propios errores como esposo (4:44) y su egocentrismo (Kill Jay Z). Además, nos recuerda su habilidad para expresar sus vivencias con soltura, rimando y sonando lleno de vida, algo que no habíamos visto en años.

13. Randy Newman - Dark Matter
El artista de rock más ingenioso presenta el álbum mordaz y gracioso que nuestra era merecía, hablando sobre la crisis de los misiles de Cuba y de Vladimir Putin. Luego supera el desamor con pequeñas canciones como Lost Without You, con un marido que escucha a su esposa agonizante pidiendo a sus hijos que cuiden de él.

14. Waxahatchee - Out in the Storm
Ningún compositor maneja el romance moderno como Katie Crutchfield, de Waxahatchee. Por la forma en que Crutchfield (criada en Alabama) habla de los hombres, el cuarto álbum de su banda parece una respuesta punk rock a Tapestry de Carole King. Sin embargo, se está limpiando las manchas que tiene en su corazón.

15. Courtney Barnett and Kurt Vile - Lotta Sea Lice
Dos compositores geniales de indie rock crean un set de canciones sublimes, relajadas y resplandecientes; pueden cantar sobre su rutina diaria o, como en la amorosa y memorable Continental Breakfast, sobre lo difícil que es mantener una relación en pie.

16. Margo Price - All American Made
Sabíamos que Price era una de las compositoras más ingeniosas de Nashville, pero en su segundo álbum lo reafirmó con autoridad. All American Made es un disco feroz de protesta (escucha Pay Gap); también es un tributo respetuoso a la música de antes, con un dúo junto a Willie Nelson. Ninguna otra obra de country fue tan profunda este año.

17. Harry Styles - Harry Styles
Styles no continúo su carrera con un álbum de pop glamoroso y comercial parecido a One Direction. En lugar de eso, le apostó a ser una estrella de rock y abordó temas personales con un disco atestado de riffs de guitarra de los 70. Siempre suena seguro de sí mismo y nunca pierde el toque de euforia al que nos tenía acostumbrados con One Direction.

18. St. Vincent - Masseduction
El quinto álbum pop de Annie Clark es el más inteligente y personal que ha hecho. Jack Antonoff la acompaña en la producción, pero el ingenio y la calidez de Clark en la creación hacen memorable este álbum. Escucha la graciosa y relajada Pills, impulsada por la increíble explosión de su guitarra.

19. Father John Misty - Pure Comedy
Josh Tillman reconstruye la tradición de los 70 para nuestra época distópica: “Arropar a Taylor Swift / Todas las noches dentro del Oculus Rift”, fue el verso más citado, extraído de Total Entertainment Forever. Pero la épica para anti héroes Leaving L.A. tiene la letra más impresionante.

20. SZA - Ctrl
El fascinante debut de la cantante de R&B alternativo pasa de ser un manifiesto feminista en The Weekend a convertirse en un auténtico estudio del autoestima en Drew Barrymore.

Mira el tráiler del nuevo documental de David Bowie "The Last Five Years"

La cinta explorará los últimos discos del músico y su batalla contra el cáncer.

Fuente: Rolling Stone

Resultado de imagen para David Bowie The Last Five Years

El legado incomparable de David Bowie y los notables últimos años de su vida y su carrera son objeto de burla en el adelanto del próximo documental de HBO, 'David Bowie: The Last Five Years'. La película se estrenará el 8 de enero, el día que el músico cumpliría 71 años.

El documental se centrará en los dos últimos álbumes de Bowie, 'The Next Day' and 'Blackstar' y su musical 'Lazarus'. En el tráiler, los amigos del músico y colaboradores cercanos discuten sobre el importante momento creativo de Bowie al final de su carrera y su fuerza mental para continuar escribiendo y grabando incluso después de que le diagnosticaran cáncer.

El clip también se burla de una gran cantidad de imágenes de archivo, fotografías y videos de entrevistas. En una, Bowie expone un fundamento de su filosofía artística: “Siempre entra un poco más en el agua, más de lo que sientes que eres capaz de entrar. Y cuando no sientas que tus pies tocan el fondo, estarás en el lugar correcto para hacer algo emocionante”.

Francis Whately dirigió 'The Last Five Years', que incluirá apariciones de Tony Visconti, Ivo Van Hove, Toni Basil, Earl Slick, Gail Ann Dorsey, Gerry Leonard, Carlos Alomar, Catalina Russel, Sterling Campbell, Zachary Alford, David Torn, Enda Walsh , Donny McCaslin, Maria Schneider y Robert Fox.

Novedades musicales...

Fuente: AllMusic

The AllMusic New Release Newsletter

Tribute to 2
ATO
Alternative/Indie Rock
AllMusic
Avg User

What Makes You Country
Capitol Nashville
Contemporary Country
AllMusic
Avg User

One More Light: Live
Warner Bros.
Alternative Metal
AllMusic
Avg User

Kimberly: People I Used…
Atlantic
Contemporary R&B
AllMusic
Avg User


The AllMusic New Release Newsletter
Revival
Aftermath / Polydor
Hardcore Rap
No One Ever Really Dies
Sony Music
Pop/Rock
Pressure
Def Jam
Rap
Thanks for Listening
Nonesuch
Alternative Singer/Songwriter
The Beautiful & Damned
RCA
Alternative Rap
Another Night: Sire Recordings…
Omnivore
Power Pop
Asking Alexandria
Sumerian Records
Post-Hardcore
Busted Jukebox, Vol. 2
New West / Shrimp
Alternative/Indie Rock
Sir Rosevelt
Atlantic / Elektra
Club/Dance
Finding Shore
Dead Oceans Records
Ambient
The Music... The Mem'ries...…
Columbia / Sony Music
Adult Contemporary
Songbook
Interscope / Polydor
Indie Rock
How to Solve Our Human…
Matador
Alternative/Indie Rock
Electric Looneyland
Skeleton Key Records
Alternative/Indie Rock
You Light Up My Life
Real Gone Music
AM Pop
BooPac
Atlantic / Trill Entertainment
Southern Rap
Beneath the Surface
Mello Music Group
Underground Rap
Goin' Platinum
Easy Eye Sound / Nonesuch
R&B
Pop 2
Atlantic / EastWest
Pop/Rock
Yummycoma
Arbutus Records
Alternative/Indie Rock
Des Demonas
In the Red Records
Pop/Rock
The Ordinary Man
Mello Music Group
Left-Field Hip-Hop
Tropical Love
Arista
Pop/Rock
Angel Heart
Real Gone Music
Singer/Songwriter
Law and Order
Burger Records
Pop/Rock
QTY
QTY
QTY
Dirty Hit
Indie Rock
Voyages
Signum Classics
Vocal Music
Drowning in the Sea, Rising…
Fat Wreck Chords
Alternative/Indie Rock
Offenbach: Overtures
Naxos
Orchestral
Squeeze Box: Complete…
Pop/Rock
Music for Brass Septet,…
Naxos
Chamber Music
Franz Schubert: Forellenquintett
Deutsche Grammophon
Chamber Music
The Gate of Glory: Music…
Avie
Choral
Gold
Signum Classics
Choral
Handel: Messiah 1754
Alpha
Choral
Wagner: Siegfried
Naxos
Opera
Veni Domine: Advent &…
Deutsche Grammophon
Choral
Mirages
Erato
Opera
Philip Glass: The Trial
Orange Mountain Music
Opera
Schumann: Symphonies Nos.…
San Francisco Symphony
Symphony