lunes, 26 de octubre de 2020

Video del día: Martika - Toy Soldiers

 

Martika - Toy Soldiers

Toy Soldiers es una canción de la cantante estadounidense Martika que aparece en su álbum debut Martika (18-Oct-1988) y se lanzó en los Estados Unidos como su segundo sencillo el 21 de enero de 1989. Fue un éxito número uno en el Billboard Hot 100 durante dos semanas en el verano de 1989. Una versión editada de la canción se incluye en la versión importada del álbum 'Toy Soldiers: The Best of Martika'.

Martika escribió la canción sobre un amigo que luchaba contra la adicción a la cocaína. "Estaba un poco indecisa porque solo había escrito dos canciones antes y eran canciones ligeras. Me acerqué a Michael y le dije que quería escribir sobre drogas. Fue la primera vez que tuve el valor de escribir sobre algo que daba miedo para mí hablar, así lo hice". Según un episodio del video emergente de VH-1, en el que aparecía "Toy Soldiers", el amigo en cuestión finalmente conquistó la adicción.

Martika es la cantante principal a lo largo de la canción, y se unen al coro algunos de sus antiguos compañeros de reparto de Kids Incorporated: Stacy Ferguson (Fergie), Rahsaan Patterson y Renee Sands, así como los miembros posteriores del reparto Kimberly McCullough y Devyn. Puett como coristas ("The Toy Soldiers")

El video de la canción fue dirigido por Jim Shea, quien luego se convirtió en un habitual en la dirección de videos de música country. Se ve a Martika cantando con una cascada frente a ella (esto se hizo filmándola en una piscina vacía con una corriente de agua fluyendo entre ella y la cámara).

La canción pasó dos semanas en el número uno en el Billboard Hot 100 en los Estados Unidos y Nueva Zelanda, mientras que alcanzó el número cinco en el Reino Unido y Australia. En la lista de fin de año de Billboard para 1989, Toy Soldiers se ubicó en el número 29. Fue el único sencillo número uno de Martika en los Estados Unidos y su sencillo de mayor rango en el Reino Unido. El sencillo fue certificado Oro en los Estados Unidos por la RIAA.

En marzo y abril de 2009, VH1 realizó una cuenta regresiva de las 100 Greatest One-Hit Wonders  más grandes  de los 80. "Toy Soldiers" se ubicó en el puesto 67 en la cuenta regresiva, aunque Martika tuvo otros tres éxitos entre los 40 primeros: "More Than You Know" (N° 18); "I Feel the Earth Move" (# 25); y "Love... Thy Will Be Done" (# 10).

Bryan Buss de AllMusic revisó retrospectivamente el álbum de Martika, afirmando que "el single de gran éxito, 'Toy Soldiers', trabaja con sus voces y letras infantiles, creando una dicotomía inquietante y efectiva con su tema de adicción a las drogas". Buss también destacó la canción como un álbum destacado al etiquetarla como AMG Pick Track. Rob Theakston de Allmusic etiquetó la canción como AMG Pick Track en la compilación de 2005 'Toy Soldiers: The Best Of Martika'.

https://youtu.be/LvdLovAaYzM

Efemérides musicales: 26 de octubre

 UN DÍA COMO HOY 26 DE OCTUBRE PERO DEL AÑO...

1963. Hoy cumple 57 años la cantante y compositora norteamericana Natalie Merchant, nacida en Jamestown, Nueva York. Fue la voz solista del grupo de rock alternativo 10,000 Maniacs desde 1981 hasta 1993, año en que siguió en solitario. Ha grabado ocho álbumes con el grupo y siete como solista. 

Su abuelo paterno -que tocaba la mandolina, el acordeón y la guitarra- procedía de Sicilia y tras emigrar a los Estados Unidos, cambió su apellido Mercante por Merchant. La abuela materna por su parte -de procedencia irlandesa-, era caricaturista, afinadora de pianos y miembro de un cuarteto vocal. Los padres de Natalie se divorciaron teniendo ella ocho años, permaneciendo ella junto a la madre, que más tarde se volvió a casar. Siendo Natalie una niña, su madre escuchaba la música de los Beatles, Aretha Franklin y Al Green y la animaba a estudiar música. Sin embargo, en el hogar de Natalie no entró la TV hasta que cumplió los doce años. "Mi madre me llevaba a menudo a conciertos, incluso de música clásica. Una vez viajamos 100 millas hasta Buffalo para ver un concierto de Styx. 

Una vez allí, unos tíos que estaban a mi lado estaban fumando hierba y casi me vomitan encima. Estaba aterrorizada. Recuerdo que tenían un piano blanco sobre el escenario con una rosa roja sobre él. Fue una visión muy inspiradora. Mi madre también tenía discos de musicales en casa, como 'West Side Story' y 'South Pacific'. Además de su adoración por la música clásica, se casó con un músico de jazz, así que esa es la música con la que me crié. Nunca tuve amigos con los que sentarme alrededor del tocadiscos y decir 'escucha esto, es fantástico!', por lo que no supe quien era Bob Dylan hasta que cumplí los dieciocho años." En 1989 Natalie seguía sin tener TV. "Crecí en una casa en la que nadie veía las noticias por TV, ni compraba los periódicos. Todo eso lo he ido descubriendo según crecía y cada vez me afecta más"

Con dieciséis años, Merchant abandonó los estudios y comenzó a trabajar en una tienda de comida naturista. Poco después, en 1981, es invitada a cantar en un grupo llamado Still Life. En septiembre de ese mismo año, y tras algunos cambios en el grupo, Natalie debutó al frente de 10.000 Maniacs, el nuevo nombre de la banda, que hizo numerosas giras -especialmente en el circuito universitario- y fue haciéndose de fama y seguidores con un repertorio compuesto principalmente de versiones. Cansados de tocar música de otros, Natalie y el guitarrista John Lombardo, empezaron a componer sus propios temas, escribiendo habitualmente Natalie la letra y Lombardo la música. En 1983, bajo un pequeño sello de creación propia, 10,000 Maniacs publican su primer álbum, 'Secrets of the I-Ching'. Muy bien recibido por los críticos, también capta la atención de un DJ de la BBC en Londres, donde uno de los temas del álbum, 'My mother the war', logra ser un hit menor.

Peter Leak, un inglés residente en la ciudad de Nueva York, se interesa por el grupo y se convierte en su mánager. Con su ayuda firman un contrato con Elektra Records en 1984 y al año siguiente ya tienen listo el primer álbum con una discográfica de ámbito internacional. 'The Wishing Chair' fue grabado en Londres bajo la producción de Joe Boyd.

Aunque no fue un superventas, el álbum fue de nuevo bien recibido por los críticos y tuvo un moderado éxito comercial. Fue con su tercer larga duración (ya sin Lombardo que dejó el grupo en 1986) 'In My Tribe' (1987) que lograron hacerse conocidos del público en general, con temas como 'What's the matter here' y 'Peace train'. Su siguiente entrega, 'Blind Man's Zoo' (1989) fue disco de oro y contenía otros hits como 'Eat for two' y 'Trouble me'.

Durante la grabación del siguiente álbum, 'Our Time in Eden' (1992), con temas como 'These are days' y 'Few and far between', Natalie anunció su salida del grupo por un par de años para emprender carrera en solitario, lo que hizo tras la grabación en 1993 de un 'MTV Unplugged'. El grupo, a quien se había unido de nuevo Lombardo, continuó sin Natalie con varios cambios en la formación hasta 2007. En 2009 volvieron a reunirse y actualmente siguen actuando por EEUU como 10,000 Maniacs.

Ansiosa por componer sin interferencias, escribe el tema 'I may know the word', pensada originalmente para la banda sonora de 'Philadelphia', aunque a última hora se desechó. Se incluyó en su primer álbum como solista, 'Tigerlily' (1995) junto con el tema 'Beloved wife', que sí apareció en el film 'Mensaje en una botella'. Los singles 'Carnival', 'Wonder' y 'Jealousy' también fueron éxitos. 'Tigerlily', que ha vendido más de cinco millones de copias, es, hoy por hoy, el álbum de mayor éxito de Natalie Merchant. En 'River', dedicada al actor River Phoenix, acusa a los medios de diseccionar tras su muerte, su vida infantil y juvenil hasta el hastío. Natalie pregunta: "Porqué no lo dejáis estar/Y procuráis la paz a sus padres".

Su segunda entrega como artista en solitario tardó en llegar tres años. 'Ophelia', al contrario que su predecesor, era un álbum con abundantes areglos orquestales dirigidos por el compositor británico Gavin Bryars. Natalie concibió cada tema del álbum como 'talleres musicales', a los que invitaba a diversos músicos.

De modo que al final habían pasado por el estudio más de treinta músicos colaborando en el álbum, entre otros, la cantante N'Dea Davenport, el trompetista Chris Botti y el dúo Don y Karen Peris. El primer single, 'Kind and generous', recibió una amplia difusión por la cadena VH1 y, por si alguien todavía dudaba de sus capacidades apartada del grupo, ésto la consolidó definitivamente como artista. Tras ser invitada por Sarah McLachlan al Festival de Lilith Fair, sus siguientes singles, 'Break your heart' y 'Life is sweet' ayudaron a elevar al álbum a la categoría de platino. En 1998 contribuyó al álbum homenaje de Gershwin, 'Red Hot + Rhapsody' con el tema 'But not for me'.

Al año siguiente publicó 'Live in Concert' (1999), que además de canciones de sus dos primeros álbumes contenía versiones de temas de Bowie y Neil Young. Su siguiente álbum -el último con Elektra Records-, fue 'Motherland' (2001), su álbum más experimental con temas como 'Just can't last', 'Build a levee' y 'Tell yourself'.

Seguidamente se embarcó en una extensa gira por Estados Unidos y Europa para promocionar el álbum, apareciendo también en festivales como 'Rock am Ring' y 'Rock im Park', ambos en Alemania. En el verano de 2002 realizó una gira conjunta con Chris Isaak, llenando estadios y arenas. Expirado su contrato con Elektra, Natalie no quiso renovar y publicó su siguiente disco de larga duración en su propio sello Myth America Records. 'The House Carpenter's Daughter' (2003) es una colección de canciones folk tradicionales de todos los tiempos.

Tras ocho años de silencio (tuvo a su hija Lucia en 1993), publicó en el sello Nonesuch Records  'Leave your sleep' (2010), un doble álbum conceptual que gira alrededor de la infancia mediante una colección de canciones en las que Natalie adaptó poesías británicas y americanas del siglo pasado con temática infantil. En 2011 colaboró con su versión de 'Learning the game' al álbum tributo 'Listen to Me: Buddy Holly'.

En mayo de 2014 apareció 'Natalie Merchant', su sexto álbum de estudio y el primero en trece años con nuevas composiciones originales. Su entrega más reciente fue 'Butterfly', en julio de 2017 en el que Natalie interpreta temas nuevos y antiguos acompañada por un cuarteto de cuerda, un extracto de 'The Natalie Merchant Collection', una retrospectiva de su carrera en solitario compilada en un estuche de 10 CDs.



1911. Nace Mahalia Jackson, en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Está considerada como la gran cantante de gospel por antonomasia, de hecho fue conocida como la Reina del Gospel, siendo la figura femenina más importante del género. Su voz no tenía igual. Murió en 1972.



1929. Nace Neal Matthews, en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Miembro del grupo vocal de country y gospel The Jordanaires, al que se incorporó en 1954. El grupo sirvió de acompañamiento vocal a diversos artistas, entre ellos Elvis Presley, al que estuvieron unidos durante quince años. En paralelo, la banda también grabó sus propios álbumes. Murió en 2000.



1965. The Beatles son nombrados miembros de la Orden del Imperio Británico. La leyenda asegura que se fumaron un porro en los lavabos de Buckingham.



2004. Muere John Peel (de nombre real John Robert Parker Ravenscroft), de un ataque al corazón, en Cuzco, Perú. Periodista y discjockey de la BBC, su influencia traspasó fronteras y sus 'apuestas' musicales eran seguidas con enorme atención por los medios especializados del continente europeo, siempre tan dispuestos a dejarse deslumbrar por todo lo que venga de las Islas Británicas.



2009. Muere Lenny Sullivan, ayudante del road manager de la E Street Band durante diez años, y primo de Bruce Springsteen. Sullivan, de 36 años, fue encontrado muerto en su habitación del hotel de Kansas City donde se hospedaba la E Street Band.
 


2009. Se pone a la venta “Live At The Olympia”, disco en directo de R.E.M.. Registrado en Dublín durante los ensayos de la gira de aquel año, este excelente trabajo, documenta la etapa final del grupo.

Mira a Tame Impala multiplicarse en el nuevo video de 'Why Won’t They Talk To Me?'

Fuente: Rolling Stone 

Kevin Parker tocó todos los instrumentos en esta versión del sencillo de 2012.

El australiano Kevin Parker publicó el sencillo en 2012 como parte de su álbum Lonerism.

Tame Impala viajó en el tiempo y regresó con una versión nueva de 'Why Won’t They Talk To Me?', su sencillo que forma parte de 'Lonerism', el segundo álbum de estudio del proyecto de Kevin Parker publicado en 2012. 

El videoclip fue realizado por el amigo de Parker Alex Haygarth y se grabó originalmente para una presentación para la conferencia de diseño y desarrollo Adobe MAX. En el corto se ven varios clones del músico tocando todos los instrumentos mientras están en un mismo salón.

Con 'Lonerism', sentí una corriente de confianza, ambición y crudeza. Hay más canciones pop en 'Lonerism' que en el primer disco o cualquiera que haya hecho. Aunque el sonido del disco suene estallado y extraño, para mí sonó como los Backstreet Boys, en algunas partes o como Prince”, dijo el australiano en una entrevista reciente con Uproxx. 

Tame Impala publicó en febrero de este año 'The Slow Rush', su cuarto álbum de estudio.

https://youtu.be/B41O9PO6Zw0

Mira el video oficial de 'Shot In The Dark' de AC/DC

Fuente: Rolling Stone 

La agrupación australiana demuestra que todavía tiene mucha energía por transmitir en el nuevo clip del primer sencillo de su siguiente álbum, 'Power Up'.

Las fotografías que se filtraron de AC/DC a finales de septiembre, corresponden a la grabación del videoclip de 'Shot In The Dark'.

Desde el anuncio del regreso de Brian Johnson, Cliff Williams y Phil Rudd a la banda, AC/DC se ha mantenido activa en redes promocionando su decimoséptimo álbum, 'Power Up'. En la mañana de este lunes, la agrupación australiana ha publicado el video de 'Shot In The Dark'.

El clip dirigido por David Mallet muestra a cada uno de los integrantes de la banda tocando en un escenario iluminado por su logo de neón. Antes de su lanzamiento, Young, Johnson y Williams hablaron con el diseñador Josh Cheuse sobre cómo ha sido colaborar con Mallet en los videos de AC/DC desde hace más de 30 años.

[Trabajar con] David siempre es divertido”, dijo Williams, mientras que Johnson mencionó que es como “comprar un boleto para una atracción de Disney”. En la conversación, repasaron algunos videos como 'Who Made Who', 'You Shook Me All Night Long' y 'Big Gun' (donde participa el actor Arnold Schwarzenegger), así como la película de su concierto en el Monumental de River Plate en 2011.

https://youtu.be/54LEywabkl4

El próximo álbum de Adele aún “no está listo”

Fuente: Rolling Stone. 

Así lo mencionó la artista en el programa estadounidense 'Saturday Night Live'.

A principios de año, Adele había mencionado que su cuarto disco sería publicado en septiembre de 2020.

Adele ha vuelto a aparecer públicamente pero en esta ocasión no lo hizo para presentar música nueva. El sábado 24 de octubre, la cantante fue la anfitriona del programa Saturday Night Live y aunque muchos esperaban noticias positivas sobre su siguiente trabajo discográfico, lo que sucedió fue todo lo contrario.

Sé que ha habido muchos rumores sobre mí como, ‘¿Por qué no es la invitada musical?’, y cosas por el estilo. Y hay un par de razones. Mi álbum no está listo y también tengo mucho miedo de hacer ambas cosas. Prefiero ponerme unas pelucas… tomarme una o seis copas de vino y ver qué pasa”, dijo la artista británica.

Desde la publicación de su disco '25' en 2015, Adele mantuvo un bajo perfil haciendo pocas apariciones públicas. A mitad de este año publicó unas fotografías en sus redes sociales que causaron revuelo, no obstante, no fue sino hasta ahora que la intérprete de 'Hello' ha hablado oficialmente sobre su siguiente disco cuyo lanzamiento estaba programado para septiembre.

https://youtu.be/LlWs87C2B7Q

Drake anuncia nuevo álbum para 2021

Fuente: Rolling Stone 

'Certified Lover Boy' llegará en enero del próximo año.


Con un video, el artista canadiense anunció el lanzamiento de su próximo disco.

Drake publicó un video anunciando su próximo trabajo discográfico, se trata de 'Certified Lover Boy', su sexto álbum de estudio que se publicará en enero de 2021. 

El video muestra al músico reinterpretando varias portadas de sus álbumes anteriores, como lo son 'Take Care', 'Dark Lane Demo Tapes' y 'Nothing Was The Same'. El clip se publicó el día del cumpleaños número 34 de Drake. 

https://youtu.be/_MYd4tcB4Gw

El álbum le sigue a 'Scorpion' de 2018, disco que tuvo críticas variadas donde se dijo que “era Drake haciendo cosas porque podía y no las que debería”. También, el artista ha participado en varios featurings durante 2020. El canadiense se unió junto a DJ Khaled para presentar su sencillo 'Popstar' y también se reunió con el rapero Future para participar de 'Life Is Good'.

https://youtu.be/l0U7SxXHkPY

domingo, 25 de octubre de 2020

Video del día: Smokey Robinson - Being With You

Smokey Robinson - Being With You

Being With You es una canción lanzada como sencillo el 09 de marzo de 1981 grabada por el cantante estadounidense Smokey Robinson, es el tema principal de su onceavo álbum como solista de titulo Being With You (17-Feb-1981) certificado con la categoría oro por sus altas ventas. La canción pasó cinco semanas en el número uno en la lista Hot Soul Singles desde marzo hasta principios de mayo de 1981 y alcanzó el número dos en el Billboard Hot 100,  detrás de "Bette Davis Eyes" de Kim Carnes, es su mayor éxito en solitario en las listas de éxitos de Billboard.

Ahora déjenme contarles acerca de una relación coincidente entre Smokey en el #2 y Kim Carnes, quien estaba en el #1 nuevamente esta semana. El último éxito de Kim fue "More Love", su remake de un antiguo éxito de Smokey Robinson. Bueno, a Smokey le gustó tanto la versión de Kim que le escribió otra canción, pero cuando el productor de Smokey escuchó la demo, le dijo a Smokey: "¡Deberías grabarla tú mismo!", Y esa es la canción Being With You en la posición #2. Y qué irónico es que la grabación de Smokey de la canción que había escrito para Kim Carnes se haya mantenido fuera del lugar #1 por un éxito de Kim Carnes durante 3 semanas seguidas.

Being With You también fue un éxito número uno en la lista de singles del Reino Unido en junio de 1981, convirtiéndose en el segundo sencillo número uno de Robinson en el Reino Unido y el primero como solista.

Poco después del lanzamiento del sencillo en inglés de Robinson, el sello subsidiario de Motown, Tamla, lanzó una versión en español de la canción bajo el título de "Aqui Contigo" (Tamla T 54325F), respaldada con una versión bilingüe inglés/español.

https://youtu.be/0P2a6aLDkkM

Efemérides musicales: 25 de octubre

UN DÍA COMO HOY 25 DE OCTUBRE PERO DEL AÑO...

1985. Hoy cumple 35 años la cantante norteamericana Katheryn Elizabeth Hudson, más conocida como Katy Perry, nacida en Santa Bárbara, California, hija de dos pastores evangélicos. Fue precisamente en el coro gospel de la iglesia donde descubrió su amor por la música. El deseo de ser cantante le surgió cuando escuchó a Queen: "Cuando oí por primera vez la voz de Freddie Mercury, me pareció que se abría el cielo"

En el año 2001 firmó un contrato con Label Hill Records, con los que publicó su álbum debut, 'Katy Hudson', utilizando su nombre real. Poco después adoptó el apellido de soltera de su madre para evitar la confusión con la actriz Kate Hudson. Tras un par de intentos fallidos de grabar un segundo álbum junto con Glen Ballard (el álbum fue grabado y los videos promocionales también, pero su publicación fue cancelada), Katy es contratada por Capitol Records, y su tema 'Ur so gay' recibe una gran acogida, aunque sólo se publica por Internet. 

El single 'I kissed a girl' se edita como adelanto al álbum 'One of the boys', publicado en junio del 2008. Alcanza el nº1 en varios países y a su continuación, 'Hot'n'cold', no le va mucho peor. Este último tema, lo graba además en versión 'sim', para el famoso videojuego 'Sims 2'. Tras un tercer sencillo, 'Waking up in Vegas', que logra entrar en el top10 americano, graba un 'Unplugged' para MTV y encadena cinco singles consecutivos que alcanzan el nº1 en decenas de países: 'California gurls', 'Teenage dream', 'Firework', 'E.T.' y 'Last friday night', todos ellos extraidos del álbum 'Teenage Dream' (2010), también nº1 en numerosos países.

En octubre de 2013 se publicó el álbum 'Prism', cuyo single de adelanto fue 'Roar', seguido de 'Unconditionally'. En junio de 2014 anunció la creación de su propio sello discográfico bajo Capitol Recors: Metamorphosis Music y en 2015 la revista Forbes publicó que Perry fue la artista femenina que más ingresos generó con una cifra de beneficios que superó los 135 millones de dólares. En junio de 2017 apareció 'Witness' precedido de los singles 'Chained to the rhythm', 'Bon appétit' y 'Swish swish' y en agosto de 2020 se publicó su trabajo más reciente: 'Smile'.



1970. Hoy cumple 50 años el músico canadiense Ed Robertson, nacido en Scarborough, Ontario, cantante solista, compositor y guitarra del grupo Barenaked Ladies. Fue fundador del grupo junto con Steven Page en 1988 y desde entonces han publicado once álbumes con éxitos como 'If I had $1000000' (1992), 'Brian Wilson' (1993), 'The old apartment' (1996), 'One week' (1998), 'Pinch me' (2000) y 'Another postcard' (2005) 

Han sido nominados varias veces para los Grammy y han ganado siete premios Juno (el equivalente canadiense al Grammy). En 2007 compusieron el tema de la serie de TV 'The Big Bang Theory'.

En 2010, Steven Page abandonó el grupo y Ed se hizo cargo del liderazgo, demostrando con sus últimos trabajos 'All in good time' (2010) y 'Grinning Streak' (2013), del que se extrajeron los singles 'Boomerang' y 'Odds are', que la creatividad del grupo sigue en buena forma. En junio de 2015 apareció 'Silverball', abanderado por el single 'Say what you want' y su entrega más reciente fue 'Fake Nudes' publicado en noviembre de 2017.

 


1951. 69 años cumple hoy el cantante, guitarrista y compositor rock Richard Lloyd, nacido en Pittsburgh, Pennsylvania, uno de los miembros fundadores junto con Tom Verlaine en 1973 del grupo Television, una de las bandas más importantes de la primera ola del punk de Nueva York a finales de los setenta. 

Su álbum debut, 'Marquee Moon' (1977), que en un principio fue más popular en Europa que en Estados Unidos, es considerado un clásico de culto y aparece en prácticamente todas las listas de álbumes esenciales del rock del siglo XX. El sonido de Television no se podía denominar punk estrictamente, ya que en contrapartida a sus contemporáneos, que se apoyaban en sencillas bases de rock and roll, los complejos arreglos de guitarra de Richard Lloyd y Tom Verlaine marcaban diferencias. Aunque prácticamente todos los temas del grupo estaban compuestos por Verlaine, Richard contribuyó con 'Guiding light'.

 Tras la publicación del siguiente trabajo, 'Adventure' (1978) se separaron. Lloyd grabó un álbum en solitario, 'Alchemy' (1979) y se dedicó a labores de producción y a trabajar como músico de sesión. Le siguieron 'Field of Fire' (1985) y el directo 'Real time' (1987). 

En 1992, la banda se reunió de nuevo para publicar 'Television' y se separan otra vez hasta 2001, año en que vuelven a realizar giras. En 2007 Richard abandonó definitiva- y amistosamente la formación debido a una larga estancia en un hospital recuperándose de una neumonía y publicó el álbum en solitario 'The radiant monkey'. En 2009 publicó 'The Jamie Neverts Story', un tributo a Jimi Hendrix dedicado a la memoria de su amigo Velvet Turner, 'Rosedale' apareció en 2016 y su entrega más reciente fue 'Countdown' en 2018.



1944. Hoy cumple 76 años el músico británico Jon Anderson. Nacido en Accrington, Lancashire, conocido por haber sido fundador y cantante solista del grupo Yes y por sus colaboraciones con Vangelis.

Con su inconfundible capacidad de alcanzar notas agudas sin utilizar el falsete y sus épicas letras con referencias a 'Guerra y Paz' y 'Siddhartha' marcó el sonido y las atmósferas de la 'época clásica' de Yes con obras tan emblemáticas como 'Fragile' (1971), 'Close To The Edge' (1972) y 'Tales From Topographic Oceans' (1973). El grupo sufrió varios cambios de formación a partir de 1974, permaneciendo Jon Anderson en todas ellas, y grabando más de veinte álbumes como voz solista de Yes, exceptuando el álbum 'Drama' de 1980.

Cuando en 1974 Wakeman dejó la banda, el primer pensamiento de Anderson para sustituirle fue Vangelis Papathanassiou, pero problemas de inmigración del músico griego les hizo decidirse por Patrick Moraz para la grabación de 'Relayer' (1974). Sin embargo, Anderson colaboró con Vangelis en su obra 'Heaven & Hell' (1975), que no sería el único trabajo en común de ambos. En 1976 los miembros de la banda se tomaron un tiempo para grabar sus respectivos trabajos en solitario.

El debut de Anderson, 'Olias of Sunhillow' (1976), fue una obra ambiciosa, en la que el músico compuso e interpretó todas las piezas del álbum. La pausa pareció revitalizar la banda y su siguiente trabajo, 'Going For the One' -de nuevo con Wakeman en sus filas-, fue un gran éxito, que mantenía a Yes en el primer plano musical. El single 'Wonderous stories', compuesto por Anderson, fue Top10 en el Reino Unido y disco de oro, algo inimaginable unos meses atrás. Sin embargo, las 'diferencias musicales' comenzaron a aparecer entre los miembros de la banda y tras publicar 'Tormato' (1978), Anderson deja el grupo.

Jon no permaneció inactivo: Publicó su segundo álbum en solitario, 'Song of Seven' (1980) y ese mismo año colaboró de nuevo con Vangelis, publicando 'Short stories', bajo el nombre de Jon & Vangelis. Los dos músicos disfrutaron tanto trabajando juntos que grabaron dos álbumes más a continuación: 'The friends of Mr Cairo' (1981), 'Private Collection' (1983). En 1982 Jon publicó su álbum 'Animation'.

En 1983 colaboró con Mike Oldfield en su álbum '1984' y, para entonces, Yes llevaban separados unos tres años. Chris Squire y Alan White andaban trabajando en un proyecto de banda junto a un joven guitarrista llamado Trevor Rabin. El nombre proyectado para el grupo era Cinema y asimismo contaban con la participación del tecladista Tony Kaye. El productor del proyecto, Trevor Horn (que había sustituido a Anderson en 'Drama') sugirió que Anderson colaborara con la voz. Éste estuvo de acuerdo pero advirtió que con su voz en el proyecto, éste debería ser un trabajo de Yes. El resto de grupo asintió y el álbum resultante, '90125' (1983), con su single 'Owner of a lonely heart', les supuso el mayor éxito comercial de su historia.

Siguió una extensa gira y a continuación se tomaron un nuevo descanso, oportunidad que aprovechó Anderson para grabar su siguiente álbum en solitario, una colección de temas navideños llamado 'Three Ships', y para colaborar con John Paul Jones y Tangerine Dream, El siguiente álbum de Yes, 'Big Generator', se publicó en 1987 y, tras la gira consiguiente, volvieron a surgir diferencias y Anderson dejó la formación por segunda vez. Seguidamente publicó un nuevo trabajo en solitario, 'In the City of Angels' (1988) y colaboró con Toto en el álbum 'The Seventh One'.

Para entonces, Jon se había puesto en contacto con ex-componentes de Yes como Steve Howe, Rick Wakeman y Bill Bruford con la idea de grabar material para un álbum. Se les unió el bajista Tony Levin, pero como Chris Squire poseía los derechos del nombre Yes, decidieron usar sus apellidos y el álbum se tituló 'Anderson, Bruford, Wakeman, Howe', que fue muy bien recibido y les permitió hacer de nuevo extensas giras internacionales.

Cuando ABWH estaban listos para la grabación de su siguiente álbum, los componentes de Yes también estaban a punto de entrar en el estudio. Las líneas de comunicación volvieron a abrirse y de dos proyectos separados nació uno: 'Union' (1991), con temas de las dos formaciones fue la nueva entrega de Yes, los cuales en la gira que siguió, fueron capaces de llenar estadios y cosechar excelentes críticas. Anderson encontró tiempo pàra volver a trabajar con Vangelis y 'Page of Life' apareció en 1991, al que siguió -también con el griego-. 'Chronicles' en 1994. Antes de la publicación del nuevo álbum de Yes, Anderson publicó otros dos álbumes en solitario: 'Deseo' y 'Change we must', ambos en 1994. En 'Talk' (1994), Yes había vuelto a la formación de quinteto, tras la marcha de Howe, Wakeman y Bruford. Mientras tanto, Jon publicó dos álbumes más: 'Angels Embrace' (1995) y 'Toltec' (1996).

En 1995 se anunció que Trevor Rabin y Tony Kaye ya no pertenecían a Yes. Fueron reemplazados por Steve Howe y Rick Wakeman, por lo que se recuperaba una de las formaciones clásicas de la banda (Anderson, Squire, Howe, Wakeman y White), ante el entusiasmo de los fans. Publicaron dos nuevos álbumes dobles, 'Keys to ascension 1' y 'Key to Ascension 2' que, además de los nuevos temas registrados en el estudio, contenía una selección del material grabado en los tres shows que realizaron en San Luis Obispo (California) en marzo de 1996. Al año siguiente, Anderson volvió a publicar trabajos en solitario: 'The Promise Ring' y 'Earth Mother Earth'. También puso la voz en 'Open Your Eyes', el nuevo álbum de Yes que, en la más pura tradición de la banda, había cambiado de nuevo la formación, después de la enésima marcha de Rick Wakeman.

Tras una gira en otoño de 1997 presentando el álbum en pequeñas salas y teatros, Anderson publicó su siguiente obra en solitario, 'The More You Know' (1998) y grabó con Yes su nueva entrega, 'The Ladder'.

En 1999 colaboró con Steve Howe en su álbum de versiones de Dylan, 'Portraits of Bob Dylan' y grabó el álbum nº 19 de la discografía de Yes, 'Magnification' (2001). En abril de 2002 Wakeman volvió a la banda y se embarcaron en una gira de un año que incluía su primera actuación en Australia desde 1973. Al año siguiente realizaron otro gigantesco tour celebrando su 35 aniversario, documentado en el DVD 'Songs from Tsongas'. El año 2008 estaba prevista otra gira conmemorando el 40 aniversario de 'Close to he Edge', pero Anderson sufrió problemas respiratorios que le obligaron a dejar las giras y la banda.

Desde entonces ya no actúa con Yes y ha sido reemplazado por Benoît David, ex cantante de Close To The Edge, un grupo canadiense que hacía versiones del grupo británico. Jon, quien según sus propias palabras "si no hubiera sido músico, sería jugador de fútbol", publicó en 2010 'Living Tree' junto con Rick Wakeman, con el que hace giras últimamente. También en 2010, Jon publicó su último álbum hasta la fecha, 'Survival & Other Stories'. En los últimos años, ha publicado asimismo varios singles digitales en itunes como 'Unbroken spirit' (2010), 'Give hope' (2011), 'Open' (2011) y 'Brasilian music sound' (2012).

El mes de julio de 2014 Jon Anderson anunció la creación de una nueva banda: APB (Anderson Ponty Band) con el violinista francés Jean-Luc Ponty. El álbum debut 'Better Late Than Never' se publicó en septiembre de 2015 y le siguió una gira de 17 conciertos por Estados Unidos. En enero de 2016 anunció una nueva reunión con veteranos de Yes como Rick Wakeman y Trevor Rabin bajo el nombre ARW (Anderson, Rabin & Wakeman). En junio de 2016 se publicó el álbum 'Invention of Knowledge' una colaboración de Anderson con el músico sueco Roine Stolt.




1962. Nace Chad Smith (de nombre real Chadwick Gaylord Smith) en Saint Paul, Minesota, Estados Unidos. Batería de Red Hot Chili Peppers desde 1988. Desde 2009 mantiene un grupo paralelo, Chickenfoot. Además también ha grabado como Chad Smith’s Bombastic Meatbats.



1992. Muere Roger Miller, de cáncer de pulmón. Tenía 56 años. Cantante y compositor de country, cuya época dorada cubrió los años sesenta, en plena eclosión del Nashville Sound.



2010. Muere Gregory Isaacs, en Londres, Inglaterra, a causa de un cáncer de pulmón que se le diagnosticó el año anterior. Tenía 59 años. Nacido en Kingston (Jamaica), Isaacs se instaló en Londres cuando fichó por Virgin. A pesar de trabajar con grandes discográficas y ser apreciado por su exquisita forma de interpretar el reggae, nunca logró un éxito masivo. Durante décadas tuvo serios problemas con las drogas, que dañaron gravemente su salud, llegando a afectarle a la voz.



 
2011. Brian Wilson publica un disco de versiones de canciones de las películas de Walt Disney, “In The Key Of Disney”. El cerebro de los Beach Boys sigue rodando a su aire y puede alumbrar álbumes como este. Un capricho solo para sus fans.

Con escenas cotidianas, Keith Richards lanza el video de 'Hate It When You Leave'

Fuente: Rolling Stone 

La canción, que originalmente apareció en su segundo álbum en solitario de 1992 llamado 'Main Offender', será relanzada en vinilo para el Record Store Day.

Además del video, la canción será lanzada con vinilo de doble sencillo para el Record Store Day.

Keith Richards se ha unido con el director Jacques Naudé para crear un nuevo video para 'Hate It When You Leave', que apareció en su segundo disco en solitario, de 1992, 'Main Offender'.

Naudé, quien es el esposo de Alexandra Richards, la hija de Keith, grabó a estadounidenses comunes y corrientes en todas las etapas de la vida. Desde un hombre cortando el césped, un niño aprendiendo a tocar la batería hasta niñas practicando para ser porristas. Casi al final podemos ver a Richard sentado afuera cerca de un jarrón lleno de flores recién cortadas. “¡Hate It When You Leave es algo para tus oídos, ojos y corazón!”, dice el músico inglés sobre el video.

https://youtu.be/GGpwhos1v3k

'Hate It When You Leave' será relanzada como un vinilo de doble sencillo rojo de siete pulgadas para el Record Store Day el 24 de octubre. Del otro lado hay un cover de la canción de blues  'Key To The Highway', la cual solo estaba disponible en la versión japonesa de 'Main Offender'.

https://youtu.be/_Kmlk5ll3oE

Richards planeaba pasar el verano de gira con los Rolling Stones, pero la pandemia forzó al grupo a posponer de forma indefinida los shows. “Siempre tengo este sentimiento, como de despedida súbita del que no tengo duda que otros millones de personas también tienen”, le dijo a ROLLING STONE en septiembre. “Pero aparte de eso, supongo, que en la mente de todos, creemos que las cosas mejorarán el año que viene”.

Los Stones se han mantenido ocupados durante la pandemia, han lanzado su nueva canción 'Living In a Ghost Town' y presentado una edición de lujo de su álbum de 1973 'Goat’s Head Soup'. En dos años la agrupación inglesa celebrará su aniversario número 60, sobre esto el guitarrista dijo: “Espero poder celebrarlos con tantos de nosotros como se pueda”, declaró Richards. “Mira el lado bueno, alguien lo tiene que hacer”.

Miley Cyrus presenta 'Plastic Hearts', su nuevo álbum

Fuente: Rolling Stone 

Por medio de su cuenta de Instagram la cantante estadounidense reveló la fecha de lanzamiento.

El 27 de noviembre estará disponible el nuevo disco de Cyrus luego de tres años sin un trabajo discográfico.

Miley Cyrus ha anunciado por medio de su cuenta de Instagram el nombre y la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum. En el post, Cyrus agradeció a sus fans por estar junto a ella y contó cómo después de los incendios forestales en Malibú, en los que perdió su casa, se encontró a sí misma y la fuerza para terminar este disco. “Comencé este álbum hace dos años. Pensaba que lo tenía todo resuelto”, comenta la cantante. “No solo la grabación con las canciones sino toda mi puta vida. Pero nadie tumba el ego como la vida misma. Cuando pensé que mi trabajo había terminado… Todo se borró”.

'Plastic Hearts' es el siguiente disco luego de su producción 'Younger Now', en la que se encuentra su sencillo 'Malibu'. Este álbum sigue marcando la constante evolución del sonido de Cyrus que ha podido explorar en diferentes momentos de su carrera distintos géneros y facetas dentro de la industria musical. En este constante cambio se le ha visto haciendo covers de 'Nothing Else Matters' de Metallica, banda de la cual reveló que se encuentra trabajando en un álbum de covers, 'Heart of Glass' de Blondie y 'Zombie' de The Cranberries.

El 27 de noviembre sus fanáticos tendrán acceso a la nueva producción de la cantante norteamericana, del que ya se conoce el sencillo 'Midnight Sky'. La artista ha estado muy activa últimamente anunciando una colaboración junto a la estrella del pop Dua Lipa, que podríamos ver pronto.

En su post podemos ver una Cyrus más reflexiva y con la idea clara de que este va a ser el inicio de su renacimiento. Esta forma contemplativa de ver su vida, seguramente estará reflejado en 'Plastic Heart' que marcará una nueva faceta de la artista.

https://youtu.be/aS1no1myeTM

Kylie Minogue vuelve a la pista de baile con el tema 'I Love It'

Fuente: Rolling Stone 

La canción hará parte de 'Disco', el decimoquinto álbum de estudio de la artista.


Este álbum es el siguiente a 'Golden' de 2018.

Kylie Minogue estrenó 'I Love It', su nuevo sencillo que hará parte de su próximo álbum de estudio titulado 'Disco'. El álbum se estrenará el próximo 6 de noviembre.

El tema abre con una arreglo de cuerdas con todo el estilo de los 70, mientras los teclados eléctricos suavizan la canción con sus melodías. “Your love is my love,” canta Minogue en el coro, “And my love is all you need/So come on let the music play/We gonna take it all the way/I love it, I love it, I love it. [“Y mi amor es todo lo que necesitas/Así que ven y deja la música sonar/ Vamos a irnos con todo/Me encanta, me encanta, me encanta]”.

'I Love It' es el tercer adelanto de 'Disco', luego de 'Magic' y 'Say Something'. El disco es el decimoquinto trabajo discográfico de Minogue. 

https://youtu.be/QNz1dE6BIIc

Programa Tu Epoca

Programa Tú Época del Sábado 24 de Octubre de 2020.

Smooth Operators: '80s Soft Rock Hits

En este programa escuchamos Soft Rock Hits de los ochentas. 

La década de los 80 fue la edad de oro para las suaves baladas rock. En ese momento, el amor era grande, el dolor fuerte, las melenas al viento y los solos de sintetizador tocaban directamente al corazón. 

Es tiempo de abrazar estas sensibles melodías de los años ochenta.

Así que pongase cómodo y disfrute de estos grandes temas. 

----------------

Parte 1, 1:00:19

01.Inside a Dream-Jane Wiedlin

02.Seasons Change-Exposé

03.Déjà Vu-Dionne Warwick

04.The Lady In My Life-Michael Jackson

05.Everything In My Heart-Corey Hart

06.Think Of Laura-Christopher Cross

07.We've Got Tonight-Kenny Rogers & Sheena Easton

08.Do That To Me One More Time-Captain & Tennille

09.Wherever I Lay My Hat (That's My Home)-Paul Young

10.Joanna-Kool & The Gang

11.Being With You-Smokey Robinson

12.The Other Side Of Life-The Moody Blues

13.I Will Be Your Friend-Sade


Parte 2, 1:01:51

14.Toy Soldiers-Martika

15.Right Here Waiting-Richard Marx

16.Almost Paradise-Mike Reno & Ann Wilson

17.What's Love Got To Do With It-Tina Turner

18.Harden My Heart-Quarterflash

19.Against All Odds (Take A Look At Me Now)-Phil Collins

20.Run To Her-Mr. Mister

21.We Work The Black Seam-Sting

22.Oriental Eyes-Paul Davis

23.Nikita-Elton John

24.More Than I Can Say-Leo Sayer

25.Hungry Eyes-Eric Carmen

26.Cry-Godley & Creme

27.You Belong To The City-Glenn Frey


Escúchalo en Spotify:

Tu Epoca 24 de Octubre de 2020


Links para descarga:

Parte 1:  Tu Epoca 24 de Octubre de 2020 Parte 1

Parte 2:  Tu Epoca 24 de Octubre de 2020 Parte 2

sábado, 24 de octubre de 2020

Video del día: Paul Young - Wherever I Lay My Hat (That's My Home)

Paul Young - Wherever I Lay My Hat (That's My Home)

Wherever I Lay My Hat (That's My Home) es una canción escrita por Marvin Gaye, Barrett Strong y Norman Whitfield, y grabada por primera vez por Gaye en 1962. Fue la cara B de su éxito de 1969 "Too Busy Thinking 'Bout My Baby". Casi dos décadas después, la versión de Paul Young de la canción fue un sencillo número  uno en el Reino Unido durante tres semanas en julio de 1983.

La versión de Paul Young, del álbum No Parlez (18-Jul-1983), se promueve como sencillo el 16 de febrero de 1983 destaca estilísticamente por el uso del bajo sin trastes, interpretado por Pino Palladino. Aunque fue un gran éxito en el Reino Unido que lanzó a Young como estrella, a la canción le fue menos bien en el Billboard Hot 100, donde alcanzó el puesto 70, pero luego se usó en la película de 1986 'Ruthless People' y su banda sonora.

Según Young, cuando estaba haciendo el álbum No Parlez, el sello le envió una serie de canciones que pensó que eran demasiado complejas. Dijo: "Solo quiero un truco simple de tres acordes con una melodía". Recordó una pista de la cara B de Marvin Gaye que escuchó cuando tenía 14 años, encontró una grabación y decidió grabar la canción. Redujo la velocidad de la canción y añadió más melancolía a la voz. 

Luego, Palladino fue reclutado de la banda de Jools Holland, Jools Holland And His Millionaires. La canción fue producida por Laurie Latham, quien pidió una introducción para la canción, y Palladino citó la melodía del fagot en la apertura de The Rite of Spring de Stravinsky para la línea de bajo de apertura. Sin embargo, Palladino pensó que la línea de bajo de la grabación estaba demasiado alta y desafinada.  El teclista Ian Kewley agregó un motivo de teclado a la canción, y luego se decidió que la canción debería ser lanzada como single. 

En una revisión retrospectiva, el periodista de AllMusic, Dave Thompson, escribió que la versión de Young de la canción "dejó bocas abiertas de asombro" y la describió como "una versión bellamente apasionada de lo que, para ser justos, nunca fue una de las mejores actuaciones de Marvin Gaye".

https://youtu.be/ju_a2-Pve4g

Efemérides musicales: 24 de octubre

UN DÍA COMO HOY 24 DE OCTUBRE PERO DEL AÑO...


1911. Nace Sonny Terry. Fue probablemente el mejor armonicista del blues, capaz de sacarle a su instrumento todo tipo de sonidos y definiendo el instrumento en el género. Murió en 1986.

Sonny Terry, cuyo verdadero nombre era Saunders Tedell, fue un armonicista y cantante de blues, nacido en Greensboro, Carolina del Norte, el 24 de octubre de 1911, y fallecido en Nueva York, el 12 de marzo de 1986.

Tuerto por accidente a la edad de 14 años, y ciego como consecuencia de un golpe durante una pelea, varios años más tarde, Terry concentró sus esfuerzos en la armónica, asociándose con Blind Gary Davis y Blind Boy Fuller, otros dos músicos ciegos, con los que tocaba por las calles de Durham y Raleigh, acompañados por un lazarillo pelirrojo, que tocaba el washboard y acabó siendo conocido como Bull City Red. Realizaron algunas grabaciones para un sello local, con un sonido genuinamente al Estilo Piedmont.

Fue, precisamente, Red quien le presentó a Brownie McGhee, quien profesó una gran admiración a Fuller. Terry emigró a Nueva York cuando John Hammond lo fichó para sus conciertos en el Carnegie Hall (1938), compartiendo experiencias con Leadbelly y, al fallecer Fuller en 1940, se quedó definitivamente en la ciudad. A partir de este momento, las carreras musicales de Terry y McGhee están unidas, en el dúo "Sonny & Brownie", una de las formaciones más estables y exitosas de la historia del blues, realizando un gran número de grabaciones. Cuando, en los años 1960, su blues rural comenzó a perder el favor del público negro, Sonny & Brownie fueron acogidos por el público folk y por el público europeo.

A comienzos de los años 1980, Terry y McGhee se separaron, después de un período de creciente desafección. Terry continuó grabando (con Johnny Winter o Willie Dixon), participó en el film "El color púrpura" de Steven Spielberg y actuó de forma frecuente.

El estilo de Terry era personal y original, exuberante y alegre, imitando con la armónica el sonido de los trenes, ladridos de perros, aullidos... combinado con gritos en falsete de su propia voz. Muy representativo del estilo montañés, propio de los Apalaches.​



1930. Nace The Big Bopper (de nombre real Jiles Perry Richardson), en Sabine Pass, Texas (Estados Unidos). Fue intérprete y compositor de country y rock and roll, su tema más conocido es ‘Chantilly lace’, que fue un éxito en 1958. Murió el 3 de febrero de 1959, en el accidente de aviación que también acabó con la vida de Buddy Holly y Ritchie Valens.



1936. Nace Bill Wyman (de nombre real William George Perks), en South London, Inglaterra. Bajista de The Rolling Stones, de 1962 a 1993. Formado musicalmente desde niño, en la adolescencia ya tocaba órgano, clarinete y piano. Tras haberse casado y haberse empleado en diferentes oficios, cuando le esperaba una vida convencional, se quedó prendado del bajo y comenzó a tocar en un grupo local, hasta que lo llamaron los Rolling Stones para cubrir la vacante de bajista, a los que se unió en diciembre de 1962, y aunque la edad que lo separaba de los más jóvenes componentes del grupo pudo ser un obstáculo, el hecho de que tuviera amplificador resultó decisivo para su incorporación. Desde entonces siempre se mantuvo en un segundo plano, al igual que Charlie Watts, pero a diferencia de este, vivió las giras con intensidad, llevando una copiosa lista de las muchas chicas con las que se acostaba. En 1993 abandonó el grupo y, oficialmente, nadie ha ocupado su lugar. En 1974 grabó por vez primera en solitario. En la actualidad sigue grabando y actuando al frente de su propia banda de blues, Bill Wyman’s Rhythm Kings, género del que es todo un experto.



1964. Bob Dylan graba, en Nueva York, ‘The Times They Are A-Changin', la que quizás sea la más influyente de sus primeras canciones.



2016. Muere el cantante Bobby Vee, a los 73 años, a causa del Alzheimer que se le diagnosticó en 2011. La carrera de Vee despegó en febrero de 1959, cuando todavía contaba 15 años. Tras el accidente de avión que les costó la vida a Buddy Holly, Richie Valens y Big Bopper, Vee y su grupo, The Shadows, fueron llamados para sustituir a Holly en el concierto que tenía que ofrecer en Moorhead, Minnesota. La actuación fue un éxito y lo catapultó a la fama. En 1959 publicó el single ‘Suzie Baby’, composición propia en la estela del ‘Peggy Sue’ de Buddy Holly, al que en 1963 homenajearía con todo un álbum. Convertido en ídolo pop juvenil, Bobby Vee tuvo algunos éxitos internacionales, como ‘Rubber Ball’ y el número uno ‘Take Good Care Of My Baby’, composición de Carole King y Gerry Goffin. Antes del desembarco de los Beatles, en 1964, también encarnó una versión blanda y limpia del rock and roll. Se mantuvo en activo hasta que se le diagnosticó el Alzheimer.



2017. Muere Fats Domino, pionero del rhythm and blues, a los 89 años, en Harvey, Luisiana. Aunque nacido en Nueva Orleans, fue en Crescent City donde inició su actividad musical, a finales de los años cuarenta. Su primer éxito, en las listas de rhythm and blues, ‘The Fat Man’, llegó en 1949. Pero fue en los inicios del rock and roll cuando Fats Domino lanzaría éxitos como ‘Ain’t That a Shame’, ‘Blueberry Hill’, ‘Blue Monday’, ‘I’m Walkin’’ o ‘Walking to New Orleans’. Su última grabación en las listas de singles más vendidos fue una versión del ‘Lady Madonna’ de los Beatles, en 1968. También acompañó al piano a músicos de R&B como Lloyd Price y Joe Turner. Sus canciones fueron versionadas por Elvis Presley, Tom Petty o Cheap Trick, entre otros muchos.



2018. Muere el “singer-songwriter” y guitarrista Tony Joe White, a los 75 años, a causa de un ataque al corazón. En su música, White fusionaba elementos de blues, R&B, country y el primitivo rock and roll. A lo largo de carrera, compuso éxitos como ‘Polk Salad Annie’, ‘Rainy Night in Georgia’, ‘Steamy Windows’ o ‘Undercover Agent for the Blues’, que, entre otros muchos, grabaron Elvis Presley, Tina Turner, Ray Charles, Waylon Jennings, Willie Nelson, Joe Cocker, Tim McGraw, Kenny Chesney o Tom Jones. White publicó su primer álbum, “Black And White”, en 1969. Grabado en los RCA Victor Studios de Nashville contenía ‘Polk Salad Annie’, una canción sobre su difícil infancia en los campos de algodón y los pantanos del nordeste de Louisiana que Elvis Presley convirtió en un éxito.

Gorillaz regresa con nuevo álbum lleno de colaboraciones

Fuente: Rolling Stone 

'Song Machine: Season One - Strange Timez' cuenta con la participación de artistas como Elton John, Robert Smith, Slowthai, entre otros.

Gorillaz, la banda animada más conocida del planeta presenta 'Song Machine: Season One – Strange Timez'  su séptimo álbum de estudio. El disco cuenta con la colaboración de varios artistas de alrededor del mundo.

Damon Albarn y Jamie Hewlett presentaron el primer episodio de 'Song Machine' a comienzos de 2020 donde se muestran las aventuras de los personajes Noodle, 2D, Murdoc y Russel en el estudio y por todo el planeta. La banda presentó siete episodios en total, cada uno acompañado de un video musical.

El álbum cuenta con 11 canciones en su versión estándar y 17 en la edición deluxe. Artistas como Beck, Robert Smith de The Cure, Elton John y St. Vincent participaron como invitados en algunas de las canciones del álbum.

Song Machine: Season One – Strange Timez

Lista de canciones: 

01. Strange Timez (ft. Robert Smith)

02. The Valley of The Pagans (ft. Beck)

03. The Lost Chord (ft. Leee John)        

04. Pac-Man (ft. ScHoolboy Q)

05. Chalk Tablet Towers (ft. St Vincent)

06. The Pink Phantom (ft. Elton John and 6LACK)

07. Aries (feat. Peter Hook and Georgia)

08. Friday 13th (ft. Octavian)

09. Dead Butterflies (ft. Kano and Roxani Arias)

10. Désolé (ft. Fatoumata Diawara) (Extended Version)

11. Momentary Bliss (ft. slowthai and Slaves)

12. Opium (ft. EARTHGANG)

13. Simplicity (ft. Joan As Police Woman)

14. Severed Head (ft. Goldlink and Unknown Mortal Orchestra)

15. With Love To An Ex (ft. Moonchild Sanelly)

16. MLS (feat. JPEGMAFIA and CHAI)

17. How Far? (ft. Tony Allen and Skepta) 

https://youtu.be/CJ68kQLS250

Arcade Fire prepara nueva música

Fuente: Rolling Stone 

Win Butler, líder de la banda, comenta que ha escrito dos o tres álbumes en medio de esta cuarentena.

La intención del músico estadounidense es volver al estudio de grabación para producir un nuevo álbum

Win Butler, líder de la banda Arcade Fire, reveló que aunque la pandemia interrumpió las grabaciones de su nuevo álbum, tuvo el tiempo para sentarse a escribir más material, el cual, al parecer, es suficiente para dos o tres álbumes. “Creo que estaríamos casi acabando (refiriéndose al nuevo álbum)”, comenta el músico estadounidense en entrevista en el podcast de Rick Rubin, Broken Record. “En cambio escribí dos o tres”.

Además, reveló que planea grabar uno de los nuevos álbumes en Texas en noviembre. Luego del tour de su anterior álbum, 'Everything Now', en 2018, les toma normalmente casi un año escribir el siguiente y luego de entrar al estudio, llegó el Coronavirus cambiándole los planes a la banda canadiense. “Una vez que tu cuerpo está listo, no hay forma de detenerlo y he estado escribiendo”, comentó Butler en el podcast. “No recuerdo un tiempo en que haya escrito más. Se siente como tener 18, solo sentarme frente al piano por cinco días seguidos trabajando la melodía para un verso”.

Aunque Butler declaró que su vuelta al estudio de grabación sería pronto, pese a toda la logística que debe manejar, los miembros de la banda se encuentran regados alrededor del mundo y puede tomarles un tiempo reunirse. Sin embargo, la intención del músico es clara y es volver para grabar una de sus creaciones en medio de la cuarentena. Aunque Arcade Fire no haya lanzado ninguna canción este año, pudimos ver la faceta en solitario de dos miembros de la agrupación. 'Generations', por parte del mismo Butler y 'Passerine Finale', por parte de Jeremy Gara, fueron los discos que le regalaron a sus fanáticos en una etapa alejados de la banda que ya lleva 19 años sorprendiendo con su estilo musical.

The Smashing Pumpkins anuncia la secuela de 'Mellon Collie And The Infinite Sadness'

Fuente: Rolling Stone 

El nuevo álbum contará con 33 canciones y hará parte de la celebración del 25 aniversario de la primera parte.


El álbum se publicará el próximo año.

El famoso y aclamado disco 'Mellon Collie And The Infinite Sadness' cumple 25 años, y The Smashing Pumpkins celebrarán el aniversario publicando una segunda parte. El nuevo álbum contará con 33 canciones y será una edición doble.

El disco será publicado a mediados del 2021 y vendrá acompañado de una gira mundial donde la banda de Billy Corgan tocará las canciones más significativas del álbum original como '1979', 'Tonight, Tonight' y 'Bullet With Butterfly Wings'. 

The Smashing Pumpkins también publicará un disco este año, se titula 'Cyr' y estará disponible el próximo 27 de noviembre.

https://youtu.be/8-r-V0uK4u0

Trent Reznor nos da un pequeño vistazo del score de 'Mank'

Fuente: Rolling Stone 

El fundador de Nine Inch Nails muestra un poco de lo que podremos oír en la siguiente película de David Fincher.


Trent Reznor y Atticus Ross vuelven a trabajar con David Fincher con quien han colaborado en películas como 'La red social' y 'La chica del dragón tatuado'.

Trent Reznor es el encargado del score de 'Mank', la siguiente película de David Fincher la cual llegará el 4 de diciembre a la plataforma de Netflix. El compositor y el director norteamericano ya habían trabajado juntos en 'La red social' y 'La chica del dragón tatuado', volverán a colaborar en esta producción que hablará del legendario guionista Herman J. Mankiewicz, interpretado por Gary Oldman.

Junto con su colaborador de siempre, Atticus Ross, han subido al sitio web The White Wine Came Up With The Fish, alrededor de 210 fotos de la película con un pequeño vistazo del score sonando en el fondo. “Acá hay un sitio secreto en el que pueden oír nuestro primer score y más (no le digan a nadie)”, comentó Reznor a través de su Twitter.

En entrevista con New Musical Express, Trent Reznor dijo que evitaría usar el sintetizador y que el score sería compuesto en su totalidad por instrumentos que se pudieran encontrar en 1940, año en el que la película se ubica. Una forma de producción musical a la que Reznor nos tiene acostumbrados que siempre innova en cada filme en el que se presta como compositor. “Creemos que vamos a ser auténticos lo que va a generar una nueva serie de desafíos”, comenta el músico.

La película contará la historia de 'Mank' mientras tiene que escribir el guion de 'Ciudadano Kane', película de Orson Welles, interpretado por Tom Burke. Este es el regreso del director luego de su exitosa película 'Perdida'.

viernes, 23 de octubre de 2020

Video del día: Exposé - Seasons Change

 

Exposé - Seasons Change

Seasons Change es una canción Pop-R&B escrita y producida por Lewis Martineé para el álbum debut del grupo de chicas estadounidense Exposé, el titulo del álbum es Exposure (02-Mar-1987). 

Fue el quinto sencillo del grupo lanzado en noviembre de 1987. La letra de la canción describe las relaciones que se desvanecen debido a los cambios provocados por el tiempo (tanto en las personas como en los eventos). Es el mayor éxito del grupo hasta la fecha. Angie Vollaro, del grupo de Lewis A. Martineé Sequal, prestó coros a esta canción.

Lanzado a finales de 1987 como el quinto sencillo del álbum, la balada sigue siendo el mayor éxito del grupo hasta la fecha, ya que alcanzó el número uno en la lista de adultos contemporáneos y encabezó el Billboard Hot 100 de Estados Unidos durante una semana el 20 de febrero de 1988. El single alcanzó el número 97 en el Reino Unido.

https://youtu.be/Yqk6y5Hmy9s

Efemérides musicales: 23 de agosto

UN DÍA COMO HOY 23 DE AGOSTO PERO DEL AÑO.... 

1959. Hoy cumple 61 años el músico, humorista y cantante Weird Al Yankovic, famoso por sus parodias musicales. Su método parece simple: se toma el título de una canción de éxito, y se modifica de tal modo que suene ridículo o satírico. Acompáñalo de una letra graciosa que tenga relación con el nuevo título y graba un video igualmente gracioso con el tema resultante. Yankovic lo ha usado durante más de dos décadas para establecerse como el principal cantante de parodias y canciones satíricas del pop norteamericano.

Nacido en Lynwood (California) de la pareja formada por un norteamericano de origen yugoslavo y una anglo-italiana, el pequeño Al comenzó a tocar a los siete años el acordeón y sería este aprendizaje el que le ayudaría a dar el primer paso en su estrellato musical. En 1979 ya era un estudiante de arquitectura que además colaboraba como disc-jockey en la emisora del campus. Un día, tras oir el hit de The Knack 'My Sharona', se metió con su acordeón en el aseo de caballeros de la emisora y grabó la parodia 'My Bologna'. Al mandó la grabación al programa de radio del Dr. Demento, un disc-jockey especialista en radiar grabaciones extrañas, oscuras e inéditas.

'My Bologna' fue un hit inmediato entre la audiencia del programa. Incluso los componentes de The Kanck lo encontraban ingenioso y se ocuparon de que Capitol le firmara un contrato de seis meses a Yankovic. En 1980 tenía lista su segunda parodia: 'Another one rides the bus', que satirizaba el tema de Queen 'Another one bites the dust' y fue el corte más solicitado en el show del Dr. Demento. Allí, Yankovic llamó la atención de Jay Levey quien se convirtió en su mánager y le convenció para formar una banda que arropara mejor sus canciones.

Yankovic firmó con Rock'n'Roll Records para grabar su primer álbum, 'Weird Al Yankovic', publicado en 1963 conteniendo sus nuevas parodias, entre ellas 'Ricky', en la que sobre la melodía de 'Mickey' de Toni Basil, Yankovic elaboró una letra satírica sobre Ricky y Lucy Ricardo, personajes de la serie de TV 'I love Lucy'. El single entró en el Top100 y su correspondiente video fue la presentación de Al en el canal MTV. Su mayor éxito llegó en 1984 cuando 'Eat it', su parodia del hit de Michael Jackson 'Beat it' alcanzó el Top20 y le hizo merecedor de un Grammy por mejor grabación cómica. El video también consiguió hacerse muy popular imitando los escenarios y bailes del video original.

Cuatro años después parodió otro tema de Jackson, titulando uno de sus álbumes 'Even Worse' (Todavía peor), en repuesta a 'Bad'. El video del single que se editó, 'Fat', logró un segundo Grammy para Yankonvic. En su grabación se sometía a tres horas de maquillaje que le transformaban en una grotesca imitación de un Michael Jackson muy pasado de peso. Evidentemente, para poder realizar estas parodias, Yankovic debía obtener el permiso de Jackson para el uso de sus canciones, pero este no puso problemas y parecían gustarle las obras de Yankovic, demostrando tener un gran sentido del humor.

No fue el único y muchos otros artistas y compositores demostraron poseer el mismo sentido del humor. A lo largo de los años Yankovic ha escrito parodias y grabado videos de temas de Madonna ('Like a surgeon'), Police ('King of suede'), Cindy Lauper ('Girls just wanna have lunch') y Greg Kihn ('I lost on Jeopardy') entre muchos otros. Otros, en cambio, como fue el caso de Prince, Jimmy Page, Paul McCartney y James Blunt, a pesar de declararse todos fans de Yankovic, no dieron su permiso.

La popularidad que alcanzó en esta época le permitió protagonizar y presentar diversos shows de TV a mediados de los ochenta.

En sus álbumes no sólo demostraba su especial talento en escribir letras sobre la melodías de otros. También incluía composiciones originales en las que sus satíricas letras diseccionaban diversos aspectos de la sociedad estadounidense, como 'Mr Popeil', 'I'm stuck in the closet with Vanna White' o 'Velvet Elvis'.

El single que dió título a su álbum de 1985 'Dare to be stupid' reflejaba al despistado norteamericano medio, En una entrevista Yankovic manifestaba: "Mis canciones versan sobre aspectos importantes de la sociedad y la cultura popular, como la televisión y la comida". Cuando se le pregunta porqué no se concentraba en componer sólo canciones originales, Al respondió: "El público espera que interprete parodias. Cuando toco una original, la gente viene y me dice: 'Ha estado muy bien Al, pero ¿a qué canción parodia?'"

En 1989 co-escribió y protagonizó el film 'UHF', una película que Yankovic describió como "una mezcla de 'Qué bello es vivir!', 'Purple Rain' y 'La matanza de Texas'". No obstante, continuó grabando sus álbumes satíricos en los años noventa, consiguiendo nuevos hits, como 'Smells like Nirvana', incluido en el álbum 'Off the Deep End' de 1992, que logró alcanzar el Top40 de las listas de pop en Estados Unidos.

Siguieron los álbumes 'Alapalooza' (1993) y 'Bad Hair Day' (1996), cuyo single 'Amish Paradise', una parodia de 'Gangsta paradise' de Coolio, ayudó a convertir el álbum en su trabajo más vendido hasta entonces.

En 1999 salió a la venta 'Running with Scissors'. Su publicación de 2003, 'Poodle Hat' debutó en el puesto 17 de las listas Billboard de álbumes y le supuso a Yankovic su tercer Grammy. Incluía parodias de canciones de Eminem, los Backstreet Boys, Billy Joel y otros, conteniendo asimismo temas originales. Mayor éxito aún tuvieron 'Straight Outta Lynwood' (2006) y 'Alpocalypse' (2011) que alcanzaron los puestos 10 y 9 respectivamente de las listas Billboard de álbumes. Por fin, su décimocuarto álbum aparecido en 2014, 'Mandatory Fun' fue nº1 y recibió un Grammy al mejor álbum de comedia. En la primera mitad del año 2018 estuvo de gira internacional. En ella no usó disfraces y el repertorio consistía en su mayoría de canciones originales. Ese año publicó un nuevo tema, 'The Hamilton polka' un medley de varias canciones del musical Hamilton.



1956. Hoy cumple 64 años el actor, cantante y compositor country Dwight Yoakam nacido en Pikeville Kentucky. Su álbum debut de 1986 'Guitars, Cadillacs, Etc', fue el primero de tres números uno consecutivos en las listas country y también fue un éxito en las listas pop, estableciendo a Yoakam como un travieso expatriado de Nashville con acento californiano, mitad Buck Owens y mitad Buddy Holly. 

 Desde entonces ha publicado catorce álbumes más con éxitos country como 'Honky tonk man' (1986), 'Little ways' (1987), 'Streets of Bakersfield', 'I sang Dixie' (1988), 'I got you' (1989), 'You're the one' (1991), 'Ain't that lonely yet' (1993) -por la que recibió un Grammy-, 'A thousand miles from nowhere' y 'Fast as you' (1993).

Ha recibido numerosos premios de la Country Music Association, reconociendo su ayuda para recuperar las raíces honky-tonk de un género que en los setenta y ochenta había sucumbido a los excesivamente pulidos sonidos urbanos. Yoakam no ha estado asociado únicamente a la música country. En varias giras tempranas actuó junto a bandas punk como Hüsker Dü y ha versionado temas de Grateful Dead, Queen, Clash, Presley y Cheap Trick.

Dwight también es un solicitado actor ('Sling Blade', 'La habitación del pánico', 'Los tres entierros de Melquiades Estrada', 'Bandidas') y suele dirigir sus propios videos. El año 2000 dirigió, protagonizó y escribió la banda sonora de 'South of Heaven, West of Hell' un western que co-protagonizaron Peter Fonda, Bridget Fonda, Billy Bob Thornton, Warren Zevon y Vince Vaughn. Tras publicar 'Blame the Vain' en 2005, tardó siete años en publicar su siguiente álbum: '3 Pears'. En abril de 2015 apareció 'Second Hand Heart', y su trabajo más reciente fue

'Swimmin' Pools, Movie Stars...', publicado en septiembre de 2016.



1955. Hoy cumple 65 años el compositor japonés Toshio Hosokawa, nacido en Hiroshima. En 1976 viaja a Berlín Oeste para estudiar piano, con Rolf Kuhnert y teoría de la música, con Witold Szalonek en la Hochschule der Künste. (Universidad de las Artes)

En 1980 participa por primera vez en los Cursos Internacionales de Verano de Música Nueva de Darmstadt. Desde entonces sus obras han sido interpretadas en toda Europa y Japón, adquiriendo reputación internacional. Galardonado en numerosas ocasiones, Hosokawa ha recibido el Primer Premio del Concurso de Composición por el centenario de la Filarmónica de Berlín (1982), el Premio Arion (1984), el Premio Kyoto (1988), el Premio de Rheingau (1998) y el Premio de Duisburg (1998), así como el Premio música viva del ARD y del BMW AG (2001). En 2001 fue nombrado miembro de la Academia de las Artes de Berlín.

Hosokawa ha sido invitado, como compositor y profesor, prácticamente por todos los grandes festivales de música contemporánea, y en especial: Cursos Internacionales de Verano de Música Nueva de Darmstadt, Bienal de Venecia, Bienal de Munich, Academia Internacional de Verano del Mozarteum de Salzburgo, Semanas Internacionales de Lucerna, música viva de Munich, Klangspuren de Schwaz, Música Nova de Helsinki, Centre Acanthes de Villeneuve-lès-Avignon y Otoño de Varsovia.

Desde 2001 Hosokawa es director musical del Takefu International Music Festival y desde 2004 profesor invitado del Tokyo College of Music. Ha sido “composer in residence” del DSO Berlin en la temporada 2006/2007 y del WDR Rundfunkchor Köln en 2006-2008. Hosokawa ha sido además “fellow” del Wissenschaftskolleg zu Berlin en las temporadas 2006/2007 y 2008/2009.

Bajo formas de aliento europeo, en la obra de Hosokawa palpitan tradiciones japonesas entendidas de manera viva y dinámica. La métrica de su poesía, la caligrafía desde el gesto y la energía iniciales hasta el último trazo, la dicotomía entre sonido y silencio, el zen, el espíritu del teatro “Nô” y el uso de instrumentos nipones como el “koto” o el “shô”, se dan cita en una música que brota, se expande y se repliega sobre sí misma como si fuera un ser vivo, naturaleza sonora impregnada de la vaporosa neblina de los bosques japoneses.

Desde muy joven se sintió fascinado por la creación contemporánea occidental y se trasladó a Europa para estudiar con Ysang Yun y con Klaus Huber. Fue el coreano quien le instó a descubrir la música tradicional de su país natal, por la que hasta entonces no había sentido demasiado interés. Además de Yun, se reconoce deudor de otras dos figuras imprescindibles: su más ilustre predecesor japonés, Toru Takemitsu y su íntimo amigo Helmut Lachenmann. “La música debe aspirar a lo elevado”; con estas palabras Toshio Hosokawa explicaba en una entrevista su deseo de alejarse de las estéticas de otros compositores. La verdad es que en su propio país la música clásica japonesa ha estado limitada a un aspecto funcional, siendo interpretada sólo durante las festividades religiosas en los templos o en las ceremonias de matrimonio: se trataba por lo tanto de una música ceremonial que haría su primera entrada en el universo musical, con ocasión de actos oficiales, en países extranjeros. Durante largo tiempo esta vía le sería inaccesible en Japón, donde a causa de su condición de música de la corte imperial estaba destinada sólo al emperador, oculta tras los muros de palacio y lejos de los oídos del pueblo.

Los elementos que Hosokawa ha tomado del “gagaku” para su propia expresión musical son en primer lugar el trazo, de gran solemnidad, pero también ciertas figuras rítmicas como la pulsión acelerada del tambor “kakko” o la estructura generalmente heterofónica de su lenguaje musical: las gamas armónicas, largamente sostenidas, son así individualmente “establecidas” por las distintas voces orquestales; o dicho de otro modo, cada instrumento despliega sus propias líneas según un catálogo limitado de sonoridades, válido para todos. Si la homofonía estuviera representada por la vertical y la polifonía por la horizontal, el método heterofónico de Hosokawa lo estaría exactamente por la diagonal.

En estos paisajes sonoros, privados por tanto de evolución, Hosokawa no deja sin embargo de explorar una sorprendente diversidad, reveladora por otra parte de una metodología extremadamente sencilla.

La capacidad de Hosokawa para transformar lo escaso en abundante esconde, por una parte, su gran dominio de las técnicas compositivas occidentales y, por otra, su raigambre en esa cultura japonesa de la simplicidad, de la pureza e incluso de la pobreza. Aportemos un ejemplo: cuando las tres notas superiores y las tres inferiores de un acorde son permutadas por una octavación invertida y este simple procedimiento crea un tipo de tensión novedosa, generando un campo armónico también original que proporciona accesos inéditos a un nuevo universo de signos y una riqueza sonora de insospechada variedad, se nos muestra con claridad, entonces, que esta música no quiere nada, que no “persigue” nada y que no aspira a nada. Una música coherente consigo misma, con su propia belleza. Y por supuesto, con su propio sentimiento de elevación.

No por casualidad el concierto para flauta y orquesta “Per-Sonare” (1988) es la primera composición de Hosokawa para instrumento solista y orquesta; la flauta es el único instrumento europeo cuyas sonoridades podrían compararse hasta cierto punto con las de su equivalente japonés. Claramente puede percibirse que el sonido del “shakuhachi” (flauta de bambú) ha inspirado esta música con sus sonoridades agrietadas, a menudo ruidosas, en las cuales se funden el sonido del instrumento y el aliento del soplo: “per-sonare”.

El compositor Japonés, recrea la experiencia de sus padres y vecinos ante el estallido de la bomba atómica, en “Hiroshima Requiem”, (1989 y 1991). “Death and Resurrection” , recientemente actualizó la partitura con una nueva versión. Según Hosokawa: “La bomba atómica fue un suceso contra la naturaleza. Causa horror que el ser humano fabricara semejante monstruo. Un monstruo como Fukushima del que, por cierto, nos hemos servido mientras funcionaba. Me interesa cómo se puede vivir en armonía con la naturaleza, por eso compuse aquellas piezas. No se trata de un pronunciamiento político, sino de una forma de expresar mi rechazo contra esos hechos. Y sí, aún es pronto, pero en el futuro escribiré algo sobre lo que acaba de ocurrir en mi país.”

El concepto de sonido como paisaje ha proporcionado al concierto para arpa y cuarteto de cuerdas de 1993 su título, “Landscape II” (1992), que forma parte de un ciclo de composiciones para diferentes combinaciones instrumentales. La simplicidad de las técnicas evocadas parece evidente –aún resultando evidente también el modo en que el compositor, por el recurso a esta simplicidad, encuentra todo tipo de soluciones–. Los elementos se reducen principalmente a dos gestos sonoros diferentes: un continuo horizontal/diagonal en la zona dinámica generalmente inferior y unos cortes verticales, extremadamente potentes y agudos, que recuerdan a rudas rocas destacando sobre un paisaje de suaves relieves. Hosokawa ha estudiado atentamente la conjunción de tales gestos sonoros en una serie de obras camerísticas, “Vertical Time Studies”.

El concierto para piano “Ans Meer” fue estrenado en 1999 con ocasión de la entrega del Premio de la Música de Duisburgo a Hosokawa; la obra está dedicada al pianista Bernhard Wambach. La obra retoma y adapta otra anterior, el “Concierto para saxofón y orquesta” (1998), en el que el compositor reúne los gestos sonoros antes mencionados dentro un repertorio propio de técnicas pianísticas. Hosokawa se inspiró en la obra pictórica “Monje a la orilla del mar”, de Caspar David Friedrich para componer este concierto. La orquesta debe disponerse con la sección de cuerda, el arpa y la percusión a la izquierda, mientras que las secciones de viento madera y viento metal se sitúan a la derecha. El sonido se desplaza de un lado a otro, como olas, según palabras del compositor.

Sus composiciones incluyen obras para orquesta, Conciertos de música de cámara, música para Instrumentos tradicionales japoneses, Bandas sonoras de películas, óperas.



1949. Nace Michael “Würzel” Burston, en Cheltenham, Gloucestershire Inglaterra. Guitarrista de Motörhead, a los que se unió en 1984. Antes de dejar la banda, en 1995, participó en la grabación de siete álbumes, entre ellos: “Orgasmatron”, “1916”, “March ör die” y “Sacrifice”. Llegó a grabar dos discos en solitario: “Bess” y “Chill out or die (The ambient album)”. Murió en 2011.



1956. Nace Dianne Reeves, en Detroit, Michigan, Estados Unidos. Cantante de jazz. Aunque grabó su primer disco en 1977, no sería hasta 1987 cuando alzaría el vuelo de verdad, con sus elegantes y clásicas maneras, que la han encumbrado como una de las mejores vocalistas de jazz de las últimas décadas. Para muchos, la mejor, la única que puede competir con las grandes divas del pasado.
 


1976. El grupo Chicago alcanza el número uno en Estados Unidos con el tema ‘If You Leave Me Now’. Un tremendo baladón en la actualidad destrozado y pervertido por las FMs nostálgicas.



1978. Muere Maybelle Carter, en Nashville. Tenía 69 años. Madre de June Carter, y miembro del histórico grupo de country The Carter Family.



1991. Se editan los discos 'Arc' y 'Weld', de Neil Young. El primero recoge tomas en vivo de 1991 junto a Crazy Horse, pero está más próximo al ruido que a la música, siendo uno de los experimentos más raros de su autor (y atesora algunos…). 'Weld' también es en vivo, pero más tendente a las canciones convencionales, aunque en un periodo de los más rudos de Young.



 
2007. Se edita el álbum 'Chrome Dreams II' de Neil Young, que pese a su numeración no es la secuela de 'Chrome Dreams'. Se trata de material de estudio desechado durante los años ochenta. Solo para fans.



2015. Dave Gahan (de Depeche Mode) ha grabado un nuevo disco con Soulslavers, “Angels & Ghosts” , que salió a la venta el 23 de octubre de ese año de 2015.



2015. Billy Gibbons, líder de los tejanos ZZ Top debuta en solitario con el disco “Perfectamundo”. Inspirado en la música cubana, ha sido grabado entre Estados Unidos (Houston, Los Ángeles, Austin) y España (Pontevedra), con la producción de Gibbons y Joe Hardy.



2015. Joanna Newsom publica "Drivers" su primer disco en cinco años.