domingo, 30 de julio de 2023

Tesla - Little Suzi


Tesla - Little Suzi

"Little Suzi's On The Up" es una canción del grupo británico de new wave Ph.D. La canción fue lanzada como el primer sencillo de la banda, apareciendo en su debut homónimo. 

El video musical de la canción se destacó por ser el quinto video musical mostrado durante el lanzamiento de MTV el 1 de agosto de 1981. A veces las estaciones de videos musicales lo escriben mal como Susie o Suzy. Suzi es la ortografía correcta.

La banda de rock Tesla hizo una versión de la canción en 1986 con el nombre de "Little Suzi". Tesla lanzó la versión como el segundo sencillo de su álbum debut, Mechanical Resonance (08-Dic-1986). 

El sencillo llevó a Tesla a la corriente principal y fue el sencillo más exitoso de su debut, alcanzando el puesto 91 en el Billboard Hot 100.

El video de la versión de Tesla simplemente muestra a la banda interpretando la canción en un escenario.

Tesla - Little Suzi: https://youtu.be/WAj_WlH3J6Q

Efemérides: 30 de Julio

UN DÍA COMO HOY 30 DE JULIO PERO DEL AÑO....

1958. 65 años cumple hoy la cantante, compositora y productora británica Kate Bush, nacida en Bexleyheath, Kent, descubierta por David Gilmour, el cual se quedó fascinado con su talento y su estilo cantando (el registro de Kate abarca cuatro octavas). El año de su debut en 1978 con el single 'Wuthering heights', fue la mujer más fotografiada del Reino Unido, ya que se convirtió en la primera inglesa en conseguir un nº1 en las listas británicas con un tema propio.

Desde entonces ha publicado nueve álbumes con un contenido ecléctico -combina baladas románticas con aires de rock psicodélico, folk y reggae- y una producción meticulosa. A su álbum debut 'The Kick Inside', le siguieron álbumes de gran éxito en Gran Bretaña como 'Never for ever' (1980) y 'Hounds of love' (1985) con temas como 'Babooshka' y 'Running up that hill'. En 1987 grabó el dueto 'Don't give up' con Peter Gabriel y, dos años después, el tema 'Love and anger', contenido en el álbum 'The Sensual World', es nº1 de las listas de rock alternativo en EEUU.

En 1991 participa en el álbum 'Two Rooms', tributo a las composiciones de Elton John y Bernie Taupin, con el tema 'Rocket man'. En 2005 publicó 'Aerial', su primer trabajo tras un largo silencio de doce años, del que se extrajo como single 'King of the mountain'. El mes de mayo de 2011 apareció 'Director's Cut'. Se trata de una recopilación de temas de dos álbumes anteriores, 'The Sensual World' y 'The Red Shoes', con nuevas mezclas y en algún caso, regrabaciones completas. Fue el primer álbum que apareció en su nuevo sello, Fish People.

El mismo año publica en noviembre su más reciente entrega, '50 Words for Snow', con siete nuevos temas de la cantautora con Steve Gadd a la batería. Su talento como compositora ha sido alabado por artistas como Tori Amos, Björk o Rufus Wainwright y puede afirmarse que es la solista británica de mayor éxito de los últimos treinta y cinco años.

En 2022 el tema 'Running up the hill' de 1985 cobró nueva importancia al verse incluido en la banda sonora de la serie Stranger Things emitida por Netflix. Fue top5 en el Reino Unido y top10 en el Hot100 de Billboard superando en ambos casos los posicionamientos en las listas de 1985.


1945. Hoy cumple 78 años el saxofonista estadounidense David Sanborn, ganador de seis premios Grammy, que hasta la fecha ha publicado un par de docenas de álbumes y es conocido por sus múltiples colaboraciones con músicos de pop como Paul Simon, Steely Dan o David Bowie. Aunque generalmente asociado con el 'smooth jazz', él personalmente rechaza el género y la etiqueta. El crítico Scott Yannow lo describió en 2011 como "el saxofonista más influyente en los intérpretes del jazz-pop y el R&B de los últimos 20 años"

David William Sanborn nació en Tampa (Florida) y se crió en St Louis (Missouri). De niño sufrió la polio, por lo que en la adolescencia le recomendaron como terapia para ensanchar sus pulmones, tocar el saxofón. Por aquella época, en St. Louis, sólo había bandas de R&B, por lo que sus primeros pasos con el instrumento fueron tocando con músicos legendarios como Albert King y Little Milton o en la orquesta de Gil Evans. Estudió en la Northwestern University, la única que por entonces impartía clases de saxofón, dirigidas por Fred Hemke. La universidad se encontraba cerca de Chicago y allí Sanborn se interesó por la rica tradición de blues de la ciudad. Sus mayores influencias fueron Hank Crawford, Lou Donaldson, Charlie Parker y Jackie McLean.

A finales de los años sesenta, David se había convertido en un músico de sesión muy solicitado. En 1967 se unió a la Paul Butterfield Blues Band, en la que permaneció hasta 1969, actuando con ellos en el Festival de Woodstock. En 1972 participó en el álbum 'Talking Book' de Stevie Wonder y en 1975 definió el sonido de 'Young Americans' de David Bowie.

Ese mismo año debuta con su primer álbum, 'Taking Off', cuyo tema 'Butterfat' con su saxo pasado por wha-wha, ayudó a que las grandes dicográficas se sintieran interesados en la fusion jazz-pop. En su tercer álbum, 'Heart to Heart' (1978), amplió su sección de ritmo con arreglos de metales (cortesía de la Gil Evans Orchestra), muy bien recibidos por la crítica. Durante esos años también colaboró en las bandas de Steely Dan y Rickie Lee Jones. Con su siguiente trabajo, 'Hideaway', de 1980, que le supuso su primera nominación a un Grammy, Sanborn saltó al primer plano de la actualidad convirtiéndose en el saxofonista más conocido del pop.

Su primer gramófono dorado lo obtuvo en 1982 por su álbum millonario en ventas 'Voyeur' (1981). El resto de la década, además de alternar sus grabaciones con el saxo alto y soprano, experimentó con todo tipo de géneros y estilos y en 1984 publicó uno de sus álbumes más aclamados, 'Straight to the Heart'. En 1987 obtuvo un nuevo Grammy por su trabajo junto a Bob James en el álbum 'Double Vision' y dos años más tarde el tercero por 'Close-Up' (1988). Sanborn mantuvo su popularidad durante los años noventa con discos como su entrega de funk urbano en 'Upfront' (1992).

Un año antes sorprendió al mercado pop con una incursión en el jazz tradicional, 'Another Hand' con nuevos valores del género como Bill Frisell y Marc Ribot así como pesos pesados como Charlie Haden y Jackie DeJohnette. Asimismo, en 1993 grabó un álbum con el saxofonista avant garde Tim Berne. En 1995 apareció 'Pearls' con arreglos orquestales dirigidos por Johnny Mandel y en 1996 volvió a sus texturas tradicionales de R&B y pop urbano con 'Songs From the Night Before'.

En 1999 publico 'Inside' y participó con Eric Clapton en un show televisado desde el Madison Square Garden, celebrado para recoger fondos para el Crossroad Centre, una institución de rehabilitación de drogadictos, que el guitarrista creó en la isla de Antigua en 1997. Los trabajos más recientes de Sanborn han sido 'Only Everything' (2010), 'Quartette Humaine', de nuevo con Bob James en 2013 y 'Time and the River' publicado en 2015 que marcó su 40 aniversario como líder. Por otro lado, en 2011 estuvo actuando como DMS junto a George Duke y Marcus Miller.


1941. Hoy cumple 82 años el cantante, compositor y actor canadiense Paul Anka, nacido en Ottawa. Fue uno de los mayores ídolos de adolescentes de finales de los cincuenta. Evolucionó hasta tener un público adulto y, como intérprete y compositor de éxito, además de próspero productor y ejecutivo discográfico, ha logrado sobrevivir en el negocio hasta el segundo milenio.

Hijo de emigrantes sirios que poseían un restaurante en Ottawa, Paul mostró pronto sus habilidades, haciendo imitaciones con doce años. Con catorce años, 'tomaba prestado' el coche familiar para asistir a concursos de talentos en las radios locales y empezó a componer sus primeras canciones. Alentado por sus padres, grabó en 1956 su primer single, 'I confess' en el pequeño sello Riviera. Como miembro de un grupo vocal, los Rover Boys, viajó a Nueva York, donde consiguió una audición con el productor de ABC Records, Don Costa. Paul le cantó una canción que le había compuesto a una antigua 'canguro' que tuvo siendo pequeño, 'Diana'. A Costa le gustó, lo grabó, y el año 1957, la canción de Anka fue nº1 en ambos lados del Atlántico y ya lleva más de 10 millones de copias vendidas en el mundo.

El año siguiente, Anka colocó cuatro canciones más en el Top20, incluyendo 'You are my destiny' y 'Crazy love', atemperando la rebelión general que emanaba el rock and roll, con letras que más que llamar a la desobediencia, se cuestionaban educadamente la autoridad paterna. Compuso uno de los últimos hits de Buddy Holly, 'It doesn't matter anymore' y se introdujo en el mundo del cine con films como 'Let's Rock' y 'Girls Town'. En 'Girls Town' apareció su mayor éxito en América, 'Lonely boy', el primero de una serie de hits en 1959, como 'Put your head on my shoulder', 'Time to cry' y 'Puppy love' (escrita para Annette Funicello).

En 1961, cuando toda la locura adolescente por Paul Anka había pasado, Paul contaba veinte años, era multimillonario, poseía su propio sello discográfico, unas 125 canciones escritas y el reconocimiento de haber compuesto y grabado el single ('Diana') más vendido de todos los tiempos después de 'White Christmas' de Bing Crosby. En vez de dormirse en los laureles Anka se dirigió al público adulto y se reinventó apareciendo en el Copacabana. También tuvo una corta etapa 'italiana' , en la que colaboró con los compositores Ennio Morricone, Lucio Battisti y el letrista Mogol. En Italia grabó un docena de singles (algunos en italiano), como 'Ogni giorno' (1962), 'Piangerò per te' (1963) y 'Ogni volta' (1964). Ésta última fue interpretada por Anka en el Festival de San Remo de 1964 y sólo en Italia, vendió más de un millón de discos. Firmó con RCA Records y en una jugada maestra adquirió los derechos de sus viejos éxitos e hizo una fortuna sólo con reediciones. Diversificó su carrera apareciendo en películas como 'El día más largo' de 1962, a cuya banda sonora aportó la canción del mismo título.

Paul Anka fue de los primeros cantantes pop en aparecer en los shows de Las Vegas. También condujo programas de TV en EEUU, como 'Hullabaloo', 'The Midnight Special' y 'Spotlite'. Realizó giras por Asia y por Europa (donde conoció a su mujer, la modelo parisina Anne de Zogheb). Compuso la canción de presentación de 'The Tonight Show', que se mantuvo en antena unos 30 años y reescribió y tradujo la letra francesa de la canción 'Comme d'habitude', convirtiéndola (muy a pesar de Sinatra, que confesó en una ocasión odiar la canción) en 'My way', uno de los mayores éxitos comerciales de Frank. También a Tom Jones le proporcionó uno de sus mayores éxitos, 'She's a lady'.

Aunque desde 1963 sólo tuvo un hit en el Top40, en 1974 volvió al nº1 con '(You're) Having my baby', un dueto grabado en Muscle Shoals (Alabama) con su protegida, Odia Coates. Sus siguientes dos singles, 'One man woman/One woman man' y 'I don't like to sleep alone', fueron ambos Top10, y su single en solitario 'Times of your life' (1975) fue nº7.

En los ochenta y noventa continuó sus shows internacionales y en los casinos de Las Vegas, y su discografía en esta etapa consta únicamente de compilaciones de éxitos y conciertos en directo. En 2005 grabó 'Rock Swings' un álbum con standards contemporáneos, como 'Wonderwall' y 'Smells like teen spirit' cuyo éxito originó una secuela, 'Classic Songs: My Way' (2007), que incluye más standards y duetos con Michael Buble y Jon Bon Jovi. Precisamente de duetos consta una de sus últimas entregas discográficas, 'Duets' (2013). Su publicación más reciente fue 'Making Memories' en 2021.


1936. Hoy cumple 87 años el guitarrista de blues Buddy Guy, nacido en Lettsworth Louisiana. Aunque su música suele ser etiquetada como 'Chicago blues', su estilo es único e inclasificable. Puede variar desde el blues más profundo y tradicional a imprevisibles y radicales amalgamas de blues, soul, free jazz y rock progresivo que mutan en cada actuación de Guy.

Buddy aprendió las primeras nociones de guitarra en un arco 'diddley' de fabricación casera de dos cuerdas. Más tarde conseguiría una guitarra acústica Harmony, que ahora descansa en el Rock and Roll Hall of Fame. A comienzos de los años cincuenta tocó con varias bandas de Baton Rouge y, tras moverse a Chicago y ganar una competición de guitarristas que se llevó a cabo con la participación de Otis Rush y Magic Sam, Buddy cayó bajo la influencia de Muddy Waters quien lo llevó a Chess Records. Chess fue su discográfica hasta 1968, pero Leonard Chess, cuyos gustos eran muy tradicionales, tildaba la música de Guy de 'ruidosa' y lo mantuvo relegado como músico de sesión en las grabaciones de Muddy Waters, Howlin' Wolf, Little Walter, Sonny Boy Williamson, Koko Taylor, entre otros.

En 1967, por fin se publicó 'I left my blues in San Francisco', que estilísticamente era muy similar a todos los del boom del soul de la época. Durante esos años apareció en varias grabaciones de Junior Wells en Vanguard Records, hoy consideradas de los mejores muestras del 'chicago blues' de los años sesenta.

En 1969 apareció junto a Eric Clapton, Jack Bruce, Buddy Miles, Led Zeppelin, Stephen Stills y Jon Hiseman entre otros, en el 'Supershow', unas actuaciones filmadas en una fábrica abandonada de Staines (Inglaterra). Pretendía ser una reunión de grandes músicos al estilo del 'super session' de Al Kooper y Mike Bloomfield.

En los setenta, Buddy Guy cayó en el olvido, como la mayoría de músicos de blues que inspiraron e instigaron el blues-rock que practicaban ahora sus discípulos los cuales recibían la fama y el reconocimiento. Eric Clapton fue uno de los que se acordó de Guy en 1990 y lo contrató para que formara parte del grupo con el que Clapton realizó 42 conciertos en el Royal Albert Hall de Londres a lo largo de dos años. Un 'grandes éxitos' de esos conciertos, '24 Nights', se publicó en 1991.

Ese mismo año, Guy obtuvo un contrato de grabación con Silvertone Records. Su primer álbum con el nuevo sello, 'Damn Right, I've Got The Blues', fue un gran éxito y contaba con colaboraciones de Eric Clapton, Jeff Beck, Mark Knopfler y los Memphis Horns. Recibió un Grammy al mejor álbum de blues contemporáneo. En 1993 y 1994 repitió premio y éxito con 'Feels like Rain' y 'Slippin' In', y desde entonces, ha publicado más de una docena de álbumes de estudio, además de varios discos en directo y recopilaciones de sus primeras grabaciones. Su entrega más reciente fue 'Rhythm & Blues', publicado en julio de 2013, que supuso su cuarto album en alcanzar el nº1 en las listas de blues, tras 'Sweet Tea' (2001), 'Skin Deep' (2008) y 'Living Proof' (2010), por el que obtuvo su sexto premio Grammy.

Ha sido llamado 'el puente entre blues y rock and roll' y fue el enlace histórico entre los pioneros del blues eléctrico de Chicago como Muddy Waters y Howlin' Wolf y los más contemporáneos Eric Clapton, Jeff Beck, Hendrix, Jimmy Page y Stevie Ray Vaughan. Éste último dijo: "Sin Buddy Guy no existiría Stevie Ray. Buddy tiene la increíble capacidad de ir de un espectro a otro. Puede tocar con el silencio más silencioso que jamás hayas oido ¡y también puede tocar de la forma más ruidosa que jamás hayas oido!. Yo acostumbro tocar fuerte, la mayoría de las veces, pero los tonos de Buddy son sencillamente increíbles... ¡el puede ponerle tanta emoción usando tan poco volumen!".

También Clapton manifestó su pasión por su música: "Buddy Guy fue para mí lo que Elvis significó para otros". Eric, nada proclive a los halagos también llegó a afirmar: "Buddy Guy es sin ninguna duda el mejor guitarrista vivo. Su forma de tocar revolucionó el blues rock". Jimi Hendrix, cuyas acrobacias con la guitarra tocando por encima de la cabeza o con los dientes estaban inspiradas en Buddy que ya las practicaba años antes, dijo: "El paraíso es estar tumbado a los pies de Buddy Guy mientras lo escuchas tocar su guitarra". Todo un 'músico de músicos', al que actualmente se le puede ver casi cada noche en Chicago sentado junto a la barra del Legends, el mejor local de blues de la ciudad, que Buddy regenta con orgullo. En julio de 2015 publicó el álbum 'Born to Play Guitar' que, de nuevo, obtuvo el Grammy en 2016 al mejor álbum de blues. Asimismo lo recibió su trabajo más reciente: 'The Blues Is Alive and Well' aparecido en junio de 2018.


1944. Hoy cumple 79 años el actor, cantante y compositor de pop y reggae Jimmy Cliff, nacido en St. James Jamaica. Acreditado junto con Marley de jugar un papel fundamental en la introducción de la música reggae en el mundo, Cliff nunca se ganó la reputación mesiánica de su colega. A pesar de que Cliff es bien conocido entre los aficionados al reggae, muy pocos conocen su música más allá de sus temas standard más populares y pese a su tremenda energía y capacidad de trabajo (que ha generado 29 álbumes), tampoco ha logrado con ellos un éxito comercial consistente.

La familia de Cliff desciende de las bandas de esclavos afrocaribeños fugitivos llamadas 'maroons' (cimarrones), que escaparon a determinadas zonas de la parte oeste de la isla. Estas zonas, muy montañosas y con una gran densidad de selva virgen, se convirtieron en un refugio ideal para los esclavos que lograban huir de sus captores españoles y portugueses a comienzos del siglo XVII, formando pequeñas comunidades o bandas que entraron en conflicto con los colonos ingleses que arribaron a la isla tras la derrota española, al mismo tiempo que supusieron un foco de rebelión y resistencia popular y un orgullo para la población afrocaribeña.

James Chambers, hoy conocido como Jimmy Cliff, nació en una de esas zonas de 'maroons', en la localidad rural de Somerton en el condado de St. James Parish. Fue el segundo de un matrimonio de trabajadores agrícolas. Su madre los abandonó poco después de nacer Jimmy, por lo que fue criado por su padre, que además de trabajar en el campo, también se ganaba la vida como sastre. Jimmy recuerda sus primeras influencias: "Mi padre se pasaba la vida cantando. No teníamos ni radio ni TV. Mi hermano y yo tocábamos la guitarra y la batería y ese era el mejor entretenimiento". Con trece años dejó la escuela y dirigió sus pasos hacia la más cosmopolita Kingston con el fin de estudiar o aprender algo con lo que ganarse la vida. El sabía sin embargo antes de poner el pie en la capital jamaicana que su sueño era triunfar en la música. "Qué se suponía que iba a hacer con mi vida? ¿Trabajar en un campo de bananas? ¿o en uno de caña de azúcar? Llegué a Kingston para asistir a la escuela nocturna y aprender un oficio, pero mi intención real era cantar"

Una vez superada su primera etapa de adaptación a la gran ciudad, Jimmy, mientras seguía asistiendo a la escuela nocturna, adoptó su nombre artístico y comenzó a ofrecerse a todos los productores discográficos locales. "Un día pasé frente a un restaurante que además era una tienda de discos y convencí al propietario de que se dedicara a la producción y fundara un sello discográfico, empezando conmigo" No fue tan fácil como lo cuenta. El establecimiento se llamaba Beverley y Cliff, astutamente, compuso una canción con el mismo nombre, 'Dearest Beverley' que tocaba frente a la tienda todos los días, esperando que el propietario del negocio, Leslie Kong se animara a grabarla. Aquel fue el principio del sello 'Beverley's' y de la carrera de Kong, que llegaría a ser el productor musical más importante de la isla. Cliff grabó su primer single, 'Daisy go me crazy' con sólo catorce años y su tercera grabación, 'Hurricane Hattie' fue un hit en Jamaica. Cliff permanecería con Kong hasta la muerte de éste por un infarto en 1971.

Siguieron otros hits locales como 'King of kings', 'Miss Jamaica' y 'Pride and passion'. En 1964 fue uno de los artistas escogidos por el gobierno de Jamaica como representación y promoción musical del país en la Feria Mundial de Nueva York y en una gira por EE.UU. Al terminar la gira, Cliff fue contratado por Chris Blackwell, presidente de Island Records y se trasladó a Londres. En sólo dos años Jimmy había logrado pasar de patear las calles de Trenchtown a dar los primeros pasos de una carrera internacional en la capital británica. Island intentó colocar a Cliff en el mercado rock, pero no funcionó. Además, Cliff tuvo que enfrentarse al racismo inglés, a un gobierno que quería deportarle y a caseros que no estaban dispuestos a alquilar sus apartamentos a gente que no fuese blanca.

Su eclecticismo musical y cultural le permitió fusionar sus influencias jamaicanas con ritmos y sonidos más urbanos como el R&B y el soul. Aunque los discos que grababa con Island tenían escasa relevancia, con una banda que creó para realizar giras por el circuito de clubs europeos, sí tuvo bastante éxito, sobre todo en los países escandinavos y en Francia, donde sigue teniendo un leal grupo de seguidores. Su primer álbum en el mercado internacional fue 'Hard Road to Tavel' (1968). Contenía la canción 'Waterfall', que ganó el primer premio en un Festival Internacional de la Canción en Brasil. Allí, Jimmy se queda prendado de la cultura brasileña y permanece seis meses escribiendo los temas del álbum que marcaría su despegue internacional definitivo.

En 1969 se publicó el álbum 'Wonderful world, beautiful people', que contenía, además del tema que daba título al disco, 'Many rivers to cross', una de las canciones más frecuentemente asociadas a Cliff, y 'Vietnam', de la que Dylan opinaba que era la mejor canción protesta que había oído en su vida. También por esta época publicó el single que contenía la versión de 'Wild world' de Cat Stevens, que no fue incluida en el álbum y que fue su último hit en EE.UU hasta 1983.

En 1972 fue elegido para encarnar el papel de Ivanhoe 'Ivan' Martin en el clásico film de reggae 'The Harder They Come', dirigido por Perry Henzell. La banda sonora del film fue un gran éxito y fue uno de los primeros discos que comenzaban a llevar el reggae a audiencias internacionales, con temas como 'You can get it if you really want', 'The harder they come' y 'Sitting in Limbo'. Aunque el dinero que obtuvo Cliff por participar en la película no superó los $10.000, su popularidad creció hasta tal punto que pudo afianzar su carrera de artista del reggae. Aún así priorizó sus valores sociales y espirituales y viajó a Africa para explorar las raíces de su raza y su nueva fe musulmana, a la que se había convertido.

Siguió publicando álbumes, del orden de uno por año, pero ninguno cumplía las expectativas comerciales de los mercados americano y británico. Su preferencia por la cultura africana como reafirmación de sus orígenes y su conversión al Islam fueron interpretados por muchos de sus críticos como un rechazo a la cultura afro-caribeña lo que tampoco ayudó que su música fuese apreciada por los puristas del reggae y los círculos culturales jamaicanos. Sin embargo, Cliff pronto comprobó que su público estaba fuera de los grandes mercados americanos y británicos, descubriendo como en países como Nigeria, Sudáfrica, Brasil, Suecia y la entonces Unión Soviética el jamaicano era inmensamente popular. Su álbum más destacado de los que produjo en la segunda mitad de la década de los setenta fue 'Give Thankx' (1978), con temas como 'Bongo man', 'She is a woman' o 'Footprints'.

En 1984 Cliff regresó a Jamaica, donde seguía manteniendo residencias en Kingston, Montego Bay y Somerton. Continuó con su eterno eclecticismo, mezclando la ética de la vida rastafari con los ideales del Islam, viviendo a caballo entre Jamaica y el Reino Unido y cultivando sus mercados en África y en la Europa continental. Su álbum 'The Power and the Glory' (1984) fue su mayor éxito en EE.UU después de 'The harder they come'. Mejor recibido aún fue su trabajo en Europa, donde realizó una exitosa gira de 41 conciertos. El single 'Reggae night' fue disco de oro en Francia y un gran éxito en las pistas de baile europeas.

Su siguiente álbum, 'Cliff Hanger' (1985) fue merecedor de un Grammy, siendo su mayor éxito en EE.UU. hasta 1993 con temas como 'Sunrise', 'Arrival' y 'Brown eyes'. En 1986 contribuyó con su voz en los coros del álbum 'Dirty Work' de los Rolling Stones y dos años después se incluyó su canción 'Shelter of your love' en el film 'Cocktail'. En 1993 consiguió otro nº1 en Francia y un Top20 en Estados Unidos con su versión de 'I can see clearly now' de Johnny Nash, que fue incluida en la banda sonora de la película 'Cool Runnings'. En 1995 grabó con Lebo M el tema 'Hakuna Matata' de la banda sonora de 'El Rey León'.

En 2002, Cliff presentó su nuevo disco en Europa, 'Fantastic Plastic People'. En este trabajo hay colaboraciones de Joe Strummer, Annie Lennox y Sting, así como nuevas canciones muy evocadoras de los viejos éxitos de Cliff. En 2004, Cliff da un giro a su música introduciendo ritmos electrónicos, para su álbum 'Black Magic'.

A finales de 2011 publicó el EP 'Sacred Fire', producido por Tim Armstrong y grabado con aparatos vintage, con temas como 'A hard rain's a-gonna fall', 'Guns of Brixton', 'Ruby Soho' o 'Ship is sailing'. Actualmente sigue activo realizando giras y el año 2012 publicó el álbum 'Rebirth', por el que recibió el Grammy a 'mejor álbum reggae. Alcanzó el puesto 83 de las listas inglesas y el 76 de las americanas, convirtiéndose en el trabajo de Cliff mejor posicionado en los rankings de ventas de toda su carrera. Su entrega más reciente fue 'Refugees' en 2022.


1957. Nace Rat Scabies (de nombre real Christopher Millar), en Kingston-on-Thames Reino Unido. Batería del grupo punk The Damned.


1965. Los Rolling Stones publican en Estados Unidos el álbum “Out Our Heads”, el cuarto que lanzan en ese país; y el tercero en Inglaterra, donde se lanzaría en septiembre de aquel mismo año. La edición estadounidense, con portada distinta a la británica, varió enormemente en contenido. Gracias a ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’, alcanzó el número uno en Estados Unidos.


1966. The Troggs alcanzan el número uno en las listas de Billboard con la demoledora “Wild Thing”. El salvajismo también podía escalar a los primeros puestos de las listas.


2003. Muere Sam Phillips, en Memphis. Fundador y productor del sello Sun Records, donde comenzó grabando blues y rhythm and blues, para ser el sello que se hizo con el primerísimo Elvis Presley, además de Johnny Cash, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis… Fue uno de los nombres esenciales en el nacimiento del rock and roll. Sin él nada habría sido igual. Por derecho, tiene su propio rincón en la historia del rock, siempre unido a su sello, todo un icono de la industria musical independiente.


2002. Bruce Springsteen publica “The Rising”, su primer trabajo de estudio con la E Street Band en dieciocho años. Es un disco marcado por los atentados de Nueva York del 11 de septiembre de 2001 y los cambios que produjeron, aunque bajo una mira optimista. Es un Springsteen orientado hacia el rock y dejando un buen disco.


2015. Muere la cantante de country Lynn Anderson, de un infarto, en Nashville, a los 67 años. En 1966 Anderson publicó su primer single, ‘For Better or for Worse’, interpretado a dúo con Jerry Lane. Pero no fue hasta 1970 cuando llegó su gran éxito, ‘(I Never Promised You a) Rose Garden’, un tema compuesto por Joe South. Luego llegaron canciones como ‘You’re My Man’, ‘Fool Me’, ‘Top of the World’ o ‘Wrap Your Love All Around Your Man’.

KISS 'Alive/Worldwide Tour' Live at Madison Square Garden

'The Alive/Worldwide Tour' (también conocido como 'Reunion Tour') fue una gira de conciertos de la banda estadounidense de heavy metal KISS que comenzó el 28 de junio de 1996 en Detroit, Estados Unidos y concluyó el 5 de julio de 1997 en Londres, Inglaterra. Fue la primera gira con los miembros originales Peter Criss y Ace Frehley desde el 'Dynasty Tour' en 1979.

Mientras KISS continuaba existiendo públicamente como Simmons, Stanley, Kulick y Singer, los arreglos para una reunión de la formación original estaban en proceso. Estos esfuerzos culminaron con un evento público tan dramático como cualquiera que la banda haya organizado desde su desenmascaramiento en 1983 en MTV. Con esas declaraciones, Tupac Shakur presentó a la formación original de KISS, con maquillaje completo y atuendos teatrales de la era 'Love Gun', ante una gran ovación en la 38.ª Entrega Anual de los Premios Grammy el 28 de febrero de 1996.

Ya sabes cómo solían ser los Grammy, toda la gente de aspecto formal con traje. Todos luciendo cansados. No hay sorpresas. Nos cansamos de eso. Necesitamos algo diferente, algo nuevo, necesitamos impactar a la gente... ¡así que impactemos a la gente!

El 16 de abril de 1996, los miembros de la banda realizaron una conferencia de prensa a bordo del USS Intrepid en la ciudad de Nueva York, donde anunciaron sus planes para una gira de reunión completa, con la ayuda del nuevo gerente Doc McGhee. La conferencia, conducida por Conan O'Brien, fue transmitida simultáneamente a 58 países. El 20 de abril, casi 40,000 entradas para el primer espectáculo de la gira se agotaron en 47 minutos. La banda traería de vuelta sus acrobacias clásicas, incluido el escupir sangre y la respiración de fuego de Simmons, la guitarra humeante y disparadora de Frehley, la pirotecnia y las plataformas elevadas.

Los miembros trabajaron en forma física para la gira, con Frehley yendo a la cirugía plástica, ya que Stanley declaró que "no querían que la gente se decepcionara cuando vieran a un montón de tipos gordos en mallas".

Después de los ensayos, KISS comenzó su gira de reunión el 15 de junio de 1996 con un concierto de preparación en Irvine, California para KROQ Weenie Roast. La banda consideró que era un ensayo en vivo para muchos aspectos del espectáculo antes de que la gira comenzara en un Tiger Stadium en Detroit con entradas agotadas el 28 de junio de 1996, tocando para aproximadamente 40,000 personas. 

La gira duró 192 espectáculos en el transcurso de un año y ganó $ 43,6 millones, lo que convirtió a KISS en el acto de concierto más destacado de 1996.  El 5 de abril de 1997, durante el espectáculo de la banda en el Centro Cívico de Columbus, Criss no pudo actuar, lo que provocó que la banda trajera al técnico de batería Ed Kanon para esa actuación.

En el programa de la gira final de la banda, Stanley reflexionó sobre la gira:

Hubo muchas noches en las que miraba alrededor del escenario y decía: "Esto es mágico". Esto está más allá de las fantasías más salvajes de cualquiera. Lo importante de estos programas es que teníamos una tarea mucho más grande de lo que la gente entendía. Nuestra mayor competencia fue nuestra historia. No teníamos que ser tan buenos como solíamos ser. Teníamos que ser tan buenos como la gente pensaba que éramos. El espectáculo no iba a ser una réplica de lo que habíamos hecho, iba a ser lo que la gente imaginaba que habíamos hecho. Teníamos que estar totalmente comprometidos. y también totalmente seguros de que no solo podríamos estar a la altura de la leyenda sino también superarla. En términos del espectáculo en el escenario para la gira de reunión, lo que queríamos hacer era ver el espectáculo del '77 en cierto sentido como un pináculo. Eso es lo que elegimos construir pero no copiar. También hay elementos de otros espectáculos en el sentido de que hay bombas y la plataforma voladora y las guitarras rotas. En ese momento, era el último programa de KISS en el sentido de que miramos el programa, que pensamos que era el mejor y dijimos: "Supera esto".

Este concierto fue filmado el 27 de julio de 1996 en el Madison Square Garden d ela ciudad de Nueva York, N.Y., Estados Unidos.

Lista de canciones:

01.Deuce

02.Calling Dr. Love

03.Cold Gin

04.Let Me Go, Rock and Roll

05.Shout It Out Loud

06.Watchin' You

07.Firehouse

08.Shock Me

Ace guitar solo

09.Strutter

10.Rock Bottom

Gene bass solo

11.God of Thunder 

     (includes Peter drum solo)

12.Love Gun

13.100,000 Years

Paul guitar solo (extended 'Black Diamond' intro)

14.Black Diamond

15.Detroit Rock City

16.Rock and Roll All Nite


KISS:

Paul Stanley – voz, guitarra rítmica

Gene Simmons – voz, bajo

Peter Criss – batería, voz

Ace Frehley – guitarra, voz


KISS 'Alive/Worldwide Tour' Live at Madison Square Garden: https://youtu.be/mGarleVlICU

“Estamos mejor que nunca”: Dave Mustaine sobre su relación con Metallica

Fuente: Rolling Stone 

El frontman de Megadeth aclaró que ahora mantiene una buena relación con sus excompañeros James Hetfield y Lars Ulrich.

El drama de Dave Mustaine vs. Metallica ha sido de los más populares en la historia del metal, y a 40 años después del incidente que lo inició todo, todavía sigue siendo un tema de conversación alimentado por treguas y discordias. El líder de Megadeth ha sido el que más se ha referido a la relación que tiene con James Hetfield y Lars Ulrich, y recientemente actualizó su estado.

En una reciente entrevista con Consequence of Sound, el músico aclaró que ahora se mantiene en buenos términos con sus excompañeros. “Nos tomó tiempo volver a ser amigos, pero me atrevería a decir que estamos mejor que nunca. Es un vaivén”, explicó. “Creo que nuestras emociones son comprensibles para cualquier persona que ha atravesado una ruptura”.

Mustaine comparó la situación con atravesar un divorcio, proceso en el que cada una de las partes involucradas tiene sus propias versiones de los hechos. “Cada uno se va por su lado y algunas veces intentas justificar la decisión que tomaste, en otras lo único que necesitas son los hechos y en ocasiones te sientes obligado a dar explicaciones que no necesitas dar”, continuó. “Hay personas que sí la cuentan y añaden detalles picantes, como si se tratara de una cinta que tiene la opción de añadirle cosas que nunca sucedieron. Así que miro todo el periodo con Metallica como algo muy bueno para mí, y les deseo lo mejor”.

En otro momento de la conversación, el guitarrista y vocalista se refirió a las declaraciones del bajista original de Metallica, Ron McGovney, quien hace poco lo elogió por su trabajo en el demo "No Life ‘Til Leather". Mustaine recordó cómo Ulrich y Hetfield solían fastidiar a McGovney, situación que le molestaba. “Siempre he querido a Ron y odiaba el hecho de que protegiera a James cuando le senté un puño en la cara. Pero siempre hemos sido amigos”, comentó.

En abril de este año, Metallica presentó su más reciente álbum de estudio, '72 Seasons', disco que no tuvo el recibimiento que se esperaba y que le valió a Kirk Hammett una serie de críticas por su interpretación de la guitarra. El frontman de Megadeth también tuvo tiempo de defenderlo, señalando que no por nada su colega ha sido merecedor de diferentes reconocimientos por las últimas tres o cuatro décadas.

Por su parte, Megadeth publicó su sólido 'The Sick, The Dying… and The Dead', disco que tuvo que prepararse y grabarse en medio del revuelo por el escándalo sexual de su exbajista David Ellefson que conllevó a su expulsión de la banda.

Un viaje en el tiempo con Wham!

Fuente: Rolling Stone 

Hablamos con Andrew Ridgeley, el compañero inseparable de George Michael sobre los 40 años de carrera de la banda y su propulsión hacia la fama con la curiosa historia de 'Wake Me Up Before You Go-Go'.

Toda una generación fue tocada por la magia desenfrenada de los años '80s, y en el corazón de esa era vibrante se encontraba Wham!, una banda icónica que dejó una huella imborrable en la historia de la música pop.

Compuesta por el carismático dúo Andrew Ridgeley y el fallecido y legendario George Michael, se convirtió en sinónimo de juventud, energía y diversión. Ahora, cuarenta años después del inicio de su aventura musical, tenemos el privilegio de sentarnos con uno de los protagonistas de esta inolvidable odisea.

En una entrevista exclusiva con Rolling Stone, Andrew Ridgeley, el compañero inseparable de George Michael en Wham!, nos sumerge en un viaje en el tiempo para revivir los momentos que forjaron la historia de la banda.

Además, como un regalo para sus seguidores, Wham! se prepara para lanzar un disco de grandes éxitos titulado "The Singles: Echoes From The Edge of Heaven". Un recopilatorio que celebra los momentos más brillantes de su trayectoria musical, recordándonos por qué Wham! sigue siendo relevante y querido en la actualidad.

40 años de carrera musical con WHAM! es una trayectoria increíble. ¿Qué sentimientos te genera mirar hacia atrás y ver todo lo que han logrado como dúo?

Bueno, fue un capítulo dorado en nuestras vidas y fue un capítulo breve, pero fue un capítulo glorioso y, obviamente, lo he estado recordando bastante más durante los últimos tres o cuatro años durante el proceso de creación de 'The Singles: Echoes From The Edge of Heaven' y el documental. Así que he estado mirando hacia atrás más de lo que lo haría normalmente, sobre todo con tanto detalle.


¿Has redescubierto memorias olvidadas durante este proceso?

Olvidadas no, tengo memorias muy claras y vívidas sobre esos días, pero sí hemos descubierto material especialmente para el documental que no estábamos seguros de que existiera o que pensamos que podría haberse perdido. Ha sido una experiencia muy agradable en gran medida. Ha sido gratificante y ha sido satisfactorio y sabes que es cuando Wham! es una historia que te hace sentir bien, sabes que tiene un principio, un medio y un final.

Me ha sorprendido lo mucho que he disfrutado el proceso.


WHAM! fue uno de los actos pop más exitosos en la década de los '80s, vendiendo millones de discos en todo el mundo. ¿Cuál crees que fue el ingrediente clave que hizo que su música fuera tan querida y popular durante esos años?

Es la calidad de la música, la exuberancia y la energía que transmiten las canciones y sabes que son discos muy bien hechos.

Hay algunas canciones geniales allí y es halagador que hayan superado la prueba del tiempo y que todavía atraigan a la gente, pero creo que toda la buena música tiene eso. Hace poco escuché algunas pistas del álbum 'Help!' de The Beatles porque me pidieron que juntara algunas pistas para un programa de radio. Y no he escuchado 'Help!' tal vez en 30 años, y al escuchar, esas pistas todavía tienen energía y vitalidad y creo que es lo mismo que sucede con las canciones de Wham!, creo que la gente realmente siente la energía y la vitalidad, toda la exuberancia que se utilizó para hacer esos discos y que las propias canciones contienen de forma innata, así que creo que toda la buena música tiene eso, pero tuvimos suerte. Tuvimos a uno de los mejores compositores y cantantes del mundo, así que es increíble.

Wham! - Wake Me Up Before You Go-Go (Official Video): https://youtu.be/pIgZ7gMze7A


¿Qué recuerdas del proceso creativo durante esas épocas?

Bueno, en cierto era variado. Quiero decir, una vez que George asumió la tarea de escribir canciones, casi siempre lo hacía en el estudio, y creo que necesitaba ese entorno para que su creatividad realmente apareciera.

Sabes, hubo momentos en que un ejemplo sería en 1984 cuando estábamos tratando de grabar una pista que sería esencialmente nuestra canción de regreso o al menos era el primer lanzamiento después de la disputa que tuvimos con Innovision, por lo que no habíamos lanzado nada desde el verano del '83 sino hasta la primavera del '84 y eso fue porque estábamos en la disputa y estábamos en el estudio trabajando en una pista llamada ‘Whamshape’, y simplemente no era lo suficientemente buena, no estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer.

En ese momento, George vio la famosa nota que yo le había escrito a mi madre que decía “Wake me up before you gogo”. Cometí un error de ortografía y todos los errores gramaticales, pero a partir de ahí, ¡Boom! George escribió ‘Wake Me Up Before You Go-Go’ y al compararla con ‘Whamshape’ era todo lo que debería ser y cuando escuché por primera vez el coro instantáneamente sabía que era un éxito.

Como consecuencia de estar bajo presión en el estudio, George tenía la habilidad de hacer eso.


En WHAM! siempre se destacó la amistad entre tú y George Michael. ¿Cómo lograron mantener esa amistad sólida durante todos estos años y cómo influyó en su música y presentaciones?

Todo fue una representación y manifestación de nuestra amistad juvenil y, por lo tanto, las canciones fueron escritas para Wham! pero también fueron escritas, en su mayoría, por George, él era un hombre muy joven.

Acabábamos de salir de nuestra adolescencia y estábamos en la cúspide de convertirnos en adultos jóvenes.  Durante el curso de esos cuatro años, así que sabes que Wham! fue el vehículo perfecto, se trataba de ti. Se trataba de la vitalidad y así se presentó. Sabes, creo que era la oportunidad para George de escribir canciones sobre la experiencia de la juventud y el crecimiento.


WHAM! fue el primer grupo occidental en tocar en China en 1985, un hito histórico en la industria musical. ¿Cómo describirías esa experiencia y qué significó para ustedes como artistas?

Fuimos el primer acto de pop contemporáneo que tocó allí y fue un proyecto que se concibió para elevar nuestro perfil y popularidad en los Estados Unidos con el fin de consolidar el éxito de 'Make It Big', que había sido un álbum número uno.

Normalmente sabes que los artistas saldrían de gira durante 90 días por todo Estados Unidos y promocionar el disco, pero simplemente George no estaba preparado para hacerlo.

Nuestro manager Simon Napier Bell, entendió la situación y muy bien concibió la idea de ir a China. Yo era muy escéptico pero, sin embargo, logró su propósito, que era elevar nuestro perfil.

China todavía era distinta. Era una China comunista que no había abrazado la forma de capitalismo como lo ha hecho durante los últimos 30 años más o menos, y nuestra experiencia fue bastante limitada. Tenía parámetros bastante estrechos, porque teníamos chaperones, nuestras experiencias y los lugares a los que íbamos siempre estaban monitoreados, así que sí, fue una experiencia única. Sin embargo, disfruté la comida.

WHAM! The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (Unboxing Video): https://youtu.be/wqLlCdf0PaA

Greta Van Fleet está de vuelta y aún quiere ser el nuevo Led Zeppelin

Fuente: Rolling Stone 

En 'Starcatcher', la banda se empeña en apegarse a su plan de perpetuar el rock clásico.

Vámonos sin rodeos: en su tercer álbum, Greta Van Fleet sigue asemejándose a una especie de 'Get The Led Out'. A pesar de ser halagados o criticados por su fidelidad al sonido de ciertos íconos, la banda de Michigan no quiere dar un paso al costado en su misión. 

La introducción cuasi-celta de ‘Meeting The Master’, los atisbos de ‘Misty Mountain Hop’ en ‘Wasted All Your Life’, la batería tipo Bonham que abre ‘Sacred The Thread’ y la voz del cantante Josh Kiszka que recuerda a Plant… Es prácticamente imposible escuchar 'Starcatcher' y, al igual que con sus trabajos anteriores, no pensar que te topaste con grabaciones inéditas de Led Zeppelin y demás.

Pero el disco sí presenta algunas novedades. Con el productor Dave Cobb detrás de la consola, Greta suena más desenfadada y audaz. Con menos baladas e interludios, el trabajo no se empeña en alcanzar las notas tan altas del rock clásico, lo cual es sorprendente. Desde su primer EP, la voz de Kiszka se ha hecho un poco más profunda, alejándose de las comparaciones con Plant, pero sigue siendo un gran instrumento. Tan solo basta con escuchar sus alaridos en ‘The Falling Sky’. 

Sus notas más agudas aparecen tan seguido que bien podrían pasar por solos de guitarra y a comparación del trabajo de su hermano Jacob, su interpretación de las seis cuerdas se ve opacada por los pulmones de Josh. El grupo también tiene espacio para el humor en ‘Runway Blues’, una pista desenfadada que, lastimosamente, termina poco después del minuto.

Comenzando por su título, que es sacado directamente desde 1975, 'Starcatcher' contiene la mayor cantidad de letras de rock progresivo que la banda haya escrito hasta el momento. El primer verso –“¡Salve, la canción de Dios!/¡Todos entonan el canto!/¡Salve, el eón!/¡Aquí nos arrodillamos!”– podría hacer que Jon Anderson de Yes se retorciera de envidia. El mundo de Greta se amplía con cada canción, en donde es “el día de conocer al Maestro” o están cruzando “una tierra de esperanza dentro de la infinidad de una puesta de sol”. 

Y para llegar a lugares como ese, lo hacen a la antigua: “Mi hogar está en el caballo que cabalgo”. Al final del disco, los músicos ya han “librado batallas lejos de casa, hecho el amor e incluso bebido el vino”. Cada corte parece tanto una travesía por pueblos perdidos que 'Starcatcher' debería incluir un cupón para reclamar una túnica druida.

Pero en ocasiones el contexto lo es todo, y eso aplica para Greta Van Fleet. Cuando la agrupación sobresalió en 2017, sonaba como un tributo de rock clásico que escribía su propio material; como chicos que amaban tanto el poder y el misticismo de bandas del corte de Led Zeppelin, que querían hacer su propia versión. 

Tan solo media década más tarde, el panorama del rock es sombrío: no pasa una semana sin que una leyenda se retire, anuncie una gira de despedida o, bueno, fallezca. Entonces, ¿Greta Van Fleet es una imitadora descarada? Sí. ¿Está perpetuando una tradición musical en peligro de extinción como los músicos de blues que siguen fieles a los fundamentos del género, aún después de tantos años sin Muddy y B.B.? Sí, eso también. Para quienes la defienden, más vale que empuñen su mejor espada.


Lista de canciones de 'Starcatcher':

01.Fate of The Faithful

02.Waited All Your Life

03.The Falling Sky

04.Sacred The Thread

05.Runway Blues

06.The Indigo Streak

07.Frozen Light

08.The Archer

09.Meeting The Master

10.Farewell For Now


Greta Van Fleet - Meeting The Master (Official Music Video): https://youtu.be/SFFKed1Dt4I

Programa Tu Epoca: 29 de julio de 2023

En este programa de radio transmitido el 29 de julio de 2023 escuchamos 'Las mejores versiones de metal de canciones pop'. Radio Cultura 90.5 F.M. Mazatlán, Sinaloa, México.

Hacer una versión de una canción pop puede ser la prueba más verdadera de una banda de metal. ¿Se puede convertir algo que el 99 % de tus fans odia en algo que el 100 % de tus fans ama?

Estas bandas entendieron que la buena composición trasciende el género y que una gran versión de metal puede existir donde sea que se encuentre una base sólida. 

Incluso con algunos de los sencillos pop más exagerados y cursis de todos los tiempos, estas bandas de metal crearon versiones inmunes a las críticas, brindándonos algunos éxitos de pop que se vuelven metal para todas las edades.

Aún y cuando si los mundos del rock, el metal y el hardcore rara vez se cruzan con el ecosistema pop, le debemos mucho a los éxitos del Top 40 cuando te detienes a pensar en ello.

A continuación eche un vistazo para ver una gran variedad de canciones que nunca hubiera imaginado escuchar ser tocadas por bandas de Metal.

Con artistas como Metallica, Def Leppard, Scorpions, Van Halen, AC/DC, Nirvana, KISS y Guns N' Roses por mencionar algunos.

Lista de canciones:

Parte 1, 1:04:00

01.1999.Metallica-Whiskey In The Jar 

              (1968.Single by The Dubliners)

02.1984.Quiet Riot-Mama Weer All Crazy Now 

              (1972.Single by Slade)

03.1985.Mötley Crüe-Smokin' In The Boys Room 

              (1973.Single by Brownsville Station)

04.2018.Def Leppard-Personal Jesus [Remix] 

              (1989.Single by Depeche Mode)

05.1982.Van Halen-Intruder

06.1982.Van Halen-(Oh) Pretty Woman 

              (1964.Single by Roy Orbison and The Candy Men)

07.1995.Marilyn Manson-Sweet Dreams (Are Made Of This) 

              (1983.Single by Eurythmics)

08.1992.Guns N' Roses-Knockin' On Heaven's Door 

              (1973.Single by Bob Dylan)

09.1987.Tesla-Little Suzi 

              (1981.Single by Ph.D.)

10.1988.Nirvana-Love Buzz 

              (1969.Song by Shocking Blue)

11.1989.Scorpions-I Can't Explain 

              (1964.Single by The Who)

12.1989.Poison-Your Mama Don't Dance 

              (1972.Single by Loggins and Messina)

13.1985.Twisted Sister-Leader of The Pack 

              (1964.Single by The Shangri-Las)

14.1975.AC/DC-Baby, Please Don't Go 

              (1935.Single by Joe Williams' Washboard Blues Singers)

15.1989.White Lion-Radar Love 

              (1973.Single by Golden Earring)


Parte 2, 56:06

16.1989.Red Hot Chili Peppers-Higher Ground 

              (1973.Single by Stevie Wonder)

17.1982.Van Halen-Dancing In The Street 

              (1964.Single by Martha and The Vandellas)

18.1977.KISS-Then She Kissed Me 

              (1963.Single by The Crystals)

19.1978.Aerosmith-Come Together 

              (1969.Single by The Beatles)

20.1978.Judas Priest-Better By You, Better Than Me 

              (1969.Song by Spooky Tooth)

21.1986.David Lee Roth-Tobacco Road 

              (1960.Single by John D. Loudermilk)

22.1998.Metallica-Turn The Page 

              (1973.Single by Bob Seger & The Silver Bullet Band)

23.1983.Quiet Riot-Cum On Feel The Noize 

              (1973.Single by Slade)

24.1983.Mötley Crüe-Helter Skelter 

              (1968.Song by The Beatles)

25.1994.Def Leppard-Action 

              (1975.Single by Sweet)

26.1978.Van Halen-You Really Got Me 

              (1964.Single by The Kinks)

27.2001.Marilyn Manson-Tainted Love 

              (1965.Single by Gloria Jones)

28.1991.Guns N' Roses-Live and Let Die 

              (1973.Single by Wings)

29.1990.Tesla-Signs [Live] 

              (1971.Single by Five Man Electrical Band)

30.1995.Nirvana-The Man Who Sold The World [Live] 

              (1970.Song by David Bowie)


Todas las canciones que se tocaron en este programa las puede volver a escuchar:

-En Spotify


-En Youtube

sábado, 29 de julio de 2023

Van Halen - (Oh) Pretty Woman

Van Halen - (Oh) Pretty Woman

"Oh, Pretty Woman" o simplemente "Pretty Woman" es una canción grabada por Roy Orbison, escrita por Orbison y Bill Dees. Fue lanzado como sencillo en agosto de 1964 en Monument Records y pasó tres semanas en el número uno en el Billboard Hot 100 desde el 26 de septiembre de 1964, el segundo y último sencillo de Orbison en encabezar las listas estadounidenses. También fue el tercer sencillo de Orbison en encabezar la lista de sencillos del Reino Unido (durante un total de tres semanas).

Van Halen lanzó la canción como un sencillo independiente (sin álbum) el 18 de enero de 1982 , antes de una pausa planificada. Sin embargo, su repentino éxito provocó mucha presión por parte de Warner Bros para producir rápidamente un LP completo, el resultado fue su quinto álbum de estudio de titulo Diver Down (19-Abr-1982).

"Oh, Pretty Woman" fue precedida por una introducción de 1 minuto y 40 segundos, titulada "Intruder", que presentaba a David Lee Roth tocando un riff muy simple en un pequeño teclado electroharmonix de plástico.

David Lee Roth intentó hacer una versión de su video musical para su versión de la canción, combinando "Intruder" y "(Oh) Pretty Woman" para acomodar el tiempo de ejecución completo del video. 

David Lee Roth escribió 'Intruder' porque el video que habían hecho era demasiado largo para el tiempo de ejecución de "(Oh) Pretty Woman". En el video musical, filmado en Indian Dunes, los miembros de la banda se visten como samuráis (el bajista Michael Anthony), Tarzán (baterista Alex Van Halen), un vaquero (guitarrista Eddie Van Halen) y Napoleón (cantante David Lee Roth). 

A petición de un espectador jorobado, rescatan a una niña cautiva. Fue uno de los primeros videos prohibidos por MTV, debido a su secuencia inicial. La niña cautiva (en realidad, una drag queen de Los Ángeles) es atada y acariciada contra su voluntad por un par de enanos. La prohibición finalmente se levantó, ya que la cadena hermana de MTV VH1 Classic (ahora MTV Classic) transmitiría el video más tarde.

"Oh, Pretty Woman" fue el segundo éxito Top 20 de Van Halen, alcanzando el número 12 en el Billboard Hot 100 y también alcanzando el número uno en la lista Billboard Mainstream Rock.

Van Halen - (Oh) Pretty Woman (Official Music Video): https://youtu.be/FWQRDI7mTyw

Efemérides: 29 de Julio

UN DÍA COMO HOY 29 DE JULIO PERO DEL AÑO....

1953. Hoy cumple 70 años la cantante norteamericana Patti Scialfa, que además de ser la sra. Springsteen desde 1991, ya había comenzado una carrera musical propia antes de unirse a la E Street Band de Bruce. A causa del revuelo publicitario que acompaño a su boda con Springsteen y las consiguientes responsabilidades familiares, su carrera sufrió retrasos. Aún así ha publicado tres álbumes en los que demuestra no ser un clon de Bruce, componiendo canciones personales e inconfundibles.

Vivienne Patricia Scialfa nació en Oakhurst (Nueva Jersey) no muy lejos del hogar de Bruce Springsteen en Asbury Park. Su padre fue ingeniero y el propietario de una tienda de electrodomésticos de origen siciliano y su madre era hija de un compositor de canciones irlandés que le enseñó los fundamentos del piano siendo Patti una niña. Cuando cumplió los ocho años, escuchó el tema 'He's so fine' de las Chiffons por la radio, lo que le causó una profunda impresión. Como comentó Scialfa en una entrevista, "las familias sicilianas son de cultura machista, por lo que oír cantar a chicas por la radio me abrió los ojos ante la posibilidad de realizar cosas más allá de tus círculos familiares y locales".

Su hermano mayor, Michael, era guitarrista y tomándolo como modelo, Patti comenzó a cantar en las obras del colegio y a aprender a tocar la guitarra. Con catorce años ya había formado su primer grupo e iba a todas partes con su guitarra. Tras graduarse en la Asbury Park High School, estudió música en la Universidad de Miami. Compartió residencia estudiantil con Pat Metheny y Patti tocó y cantó con una gran variedad de músicos. Posteriormente se trasladó a la Universidad de Nueva York donde terminó su licenciatura. En 1975 compartía apartamento en Manhattan con una amiga y los siguientes diez años llevó la vida de una joven y bohemia cantautora en Nueva York, tocando en cafés y bares temas que abarcaban diversos estilos, desde el punk hasta el country. Asimismo distribuía sus demos por las discográficas y llegó a trabajar de recepcionista en una de ellas.

De vez en cuando, Scialfa volvía a Nueva Jersey para visitar su familia. A finales de los años sesenta actuaba haciendo voces para la banda Southside Johnny and the Asbury Jukes, En 1982 actuaron en el Stone Pony club de Asbury Park, donde conoció a Bruce Springsteen. Ambos trabaron amistad y Bruce la acompañaba a menudo con su coche a casa. Dos años después, Bruce, en uno de los mejores momentos de su carrera, le pidió a Patti unirse su grupo, la E Street Band. Patti iba a ser la primera mujer en el grupo y el perfeccionista 'boss' no era fácil de agradar, sin embargo, tras los ensayos, todos quedaron satisfechos y Patti les acompañó en la gira 'Born in the USA'. Todavía no había surgido nada entre ambos, ya que Bruce tenía planes de boda con la modelo Juliane Phillips, con la que se casó en 1985.

Scialfa, acabada la gira, participó en algunos temas de 'Dirty Work' de Rolling Stones y volvió a su propia música. En 1986 parecía preparada para llevar su carrera al siguiente escalón. Firmó con el sello Columbia y comenzó a trabajar con el productor Pete Anderson en algunos de los temas que conformarían su primer álbum, 'Rumble Doll'. Pero en aquel momento se volvió a cruzar en su camino Springsteen, cuyo matrimonio estaba naufragando, y el músico buscaba frecuentemente a Patti como confidente y consuelo. Los rumores en la prensa sobre su creciente relación con Patti aumentaron durante la gira de 'Tunnel of Love' y tras divorciarse Bruce en 1989, la pareja se casó el 8 de junio de 1991 en la mansión de Springsteen de Beverly Hills.

El proyecto 'Rumble Doll' resurgió en 1993, y esta vez se hizo cargo de la producción el guitarrista de Tom Petty, Mike Campbell. El álbum, en el que Patti no quiso aprovechar su reciente condición de 'chica del boss' (solo aparece a los teclados) recibió críticas muy positivas y contenía temas como 'Rumble doll', 'Come tomorrow', 'As long as I can be with you', 'Lucky girl', 'Spanish dancer' y 'Charm light'. Sin embargo, no tuvo respuesta comercial y Patti, con dos hijos y un tercero en camino, no estaba en condiciones de realizar giras promocionales.

Las responsabilidades familiares y de madre retrasaron la segunda entrega discográfica de Scialfa. "Había veces que estaba sobre el escenario y veía a un lado a Bruce dándome ánimos, porque el show estaba saliendo bien; y por el y otro lado estaba mi hijo pidiéndome que fuera con él, y pensé: 'Vale, esto es una pequeña muestra de lo que voy a sentir el resto de mi vida'". No obstante, Patti no dejó la actividad musical, acompañando a su marido con la E Street Band reunida de nuevo y apareciendo con más protagonismo en los conciertos de Springsteen que siguieron a la publicación de 'Rising'. Finalmente, once años después de su álbum debut, Scialfa publicó '23rd Street Lullaby' en junio de 2004.

Tres años después le siguió 'Play Is As It Lays' (2007). Aunque ambos trabajos, producidos por Steve Jordan recibieron buenas críticas, no fueron grandes éxitos comerciales. Actualmente, Patti sigue apareciendo esporádicamente en los conciertos de Bruce, en cuyos shows se incluyen ya temas de los álbumes de Patti. En julio de 2022 anunció que Bruce y ella se habían convertido en abuelos.


1916. Nace Charlie Christian, en Dallas, Texas Estados Unidos. Uno de los grandes guitarristas del jazz, el pionero de la guitarra eléctrica, de la que fue un virtuoso que influyó a todos los que vinieron detrás. Murió muy joven, en 1942.


1959. Nace John Sykes, en Reading Reino Unido. Guitarrista de Thin Lizzy y Whitesnake. También ha grabado en solitario.


1965. Se estrena, en Londres, la película de los Beatles “Help!”. Al estreno londinense acudieron diez mil fans, los Beatles se desplazaron hasta el London Pavilion, en Piccadilly Circus, a bordo de un Rolls Royce y fueron presentados a la princesa Margarita.


1966. Bob Dylan sufre un accidente de tráfico, cuando conducía su Triumph en las cercanías de Woodstock, que lo mantiene apartado de los escenarios un año. Siempre ha sido un misterio si el accidente fue real o solo una manera de desaparecer durante una temporada.


1967. “Light My Fire”, de The Doors, se coloca en el número uno en las listas de Billboard.


1974. Muere Mama Cass (de nombre real Ellen Naomi Cohen), de un ataque al corazón, en Londres. Tenía 32 años. Fue vocalista del grupo de los sesenta The Mamas & The Papas. Tras su disolución, grabó en solitario.

AC/DC 'Let There Be Rock Tour' Live in London

En 1976, AC/DC firmó un contrato internacional con Atlantic Records. A su llegada a Londres, su gira programada con Back Street Crawler fue cancelada tras la muerte de Paul Kossoff. 

Como resultado, volvieron a tocar en lugares más pequeños para ganar seguidores locales hasta que su sello organizó la gira "Lock Up Your Daughters" patrocinada por la revista Sounds, la única revista musical importante que todavía era relativamente receptiva a la música rock tradicional. En ese momento, el punk rock estaba de moda y llegó a dominar las páginas de los principales semanarios musicales británicos, NME y Melody Maker. 

La prensa británica a veces identificaba a AC/DC con el movimiento punk rock, pero la banda odiaba el punk rock, creyendo que era una moda pasajera; el manager Michael Browning escribió que "no era posible ni siquiera mantener una conversación con AC/ DC sobre el punk sin que se cabreen por completo". 

Su reputación logró sobrevivir a los levantamientos punk y mantuvieron un seguimiento de culto en el Reino Unido durante todo este tiempo. Angus Young ganó notoriedad por complacer a la audiencia durante las presentaciones en vivo.

El primer álbum de AC/DC en obtener distribución mundial fue una compilación de 1976 de pistas tomadas de los LP 'High Voltage' y 'T.N.T.' también titulado 'High Voltage' y lanzado en el sello Atlantic Records, el álbum ha vendido hasta la fecha tres millones de copias en todo el mundo. La selección de pistas se inclinó mucho hacia el 'TNT' más reciente, incluidas solo dos canciones de su primer LP. 

El tercer álbum de estudio de la banda, 'Dirty Deeds Done Dirt Cheap', fue lanzado el mismo año en versiones australiana e internacional, como su predecesor. La lista de canciones varió en todo el mundo, y la versión internacional del álbum también contó con la participación de la pista 'Rocker' de 'T.N.T.'  que anteriormente no se había lanzado internacionalmente. 

La versión australiana original incluía "Jailbreak" (ahora más disponible en el EP recopilatorio de 1984 "'74 Jailbreak" o como versión en vivo en el álbum "Live" de 1992). 'Dirty Deeds' no se lanzó en los EE. UU. hasta 1981, momento en el que la banda estaba en la cima de su popularidad.

Después de una breve gira por Suecia, regresaron a Londres, donde establecieron nuevos récords de asistencia durante su residencia en el Marquee. Sin embargo, su aparición en el Festival de Lectura de 1976 no obtuvo respuesta de la multitud. Hicieron una extensa gira por toda Europa, luego regresaron a una gira por Australia a fines de 1976 para reconstruir sus finanzas y grabar su cuarto álbum de estudio, 'Let There Be Rock'.

A principios de 1977, regresaron a Gran Bretaña y comenzaron una gira europea con Black Sabbath. Si bien Bon Scott y Ozzy Osbourne se hicieron amigos rápidamente, las relaciones entre los demás miembros de las respectivas bandas no fueron nada cordiales. En un incidente, Geezer Butler le sacó un "cuchillo" a Malcolm Young, aunque era un peine de navaja "tonto". Más adelante en el año realizaron una gira con Rainbow.

Hacia fines de 1977, el bajista Mark Evans fue despedido. Evans describió el desacuerdo con Angus y Malcolm como un factor contribuyente. Fue reemplazado por Cliff Williams, un bajista experimentado que había tocado con varias bandas del Reino Unido desde finales de los 60. Ninguno de los hermanos Young ha dado más detalles sobre la partida de Evans, aunque Richard Griffiths, director ejecutivo de Epic Records y agente de contratación de AC/DC a mediados de la década de 1970, comentó más tarde: "Sabías que Mark no iba a durar, simplemente era un tipo demasiado agradable". 

La autobiografía de Mark Evans, 'Dirty Deeds: My Life Inside/Outside of AC/DC', publicada en 2011, trataba predominantemente de su tiempo en AC/DC, incluido su despido.

Este concierto fue filmado el 27 de octubre de 1977 en el Golders Green Hippodrome, Londres, Inglaterra, Reino Unido, el 27 de octubre de 1977 durante el 'Let There Be Rock Tour'.

Lista de canciones:

01.Let There Be Rock

02.Problem Child

03.Hell Ain't a Bad Place to Be

04.Whole Lotta Rosie

05.Bad Boy Boogie

06.Rocker

07.TNT


AC/DC:

Angus Young – guitarra

Phil Rudd – batería

Malcolm Young – guitarra rítmica, coros

Bon Scott – voz

Cliff Williams – bajo


AC/DC 'Let There Be Rock Tour' Live in London: https://youtu.be/LeVAHvuCpdQ

Cómo 'Jane' todavía muestra el arma secreta de Jefferson Starship

Fuente: Ultimateclassicrock.com 

Son parte de la gira 'Parti-Gras' de Bret Michaels con Night Ranger y otros.

Jefferson Starship regresa con muchos de sus mayores éxitos en la gira inaugural 'Parti-Gras' de Bret Michaels.

El líder de Poison prometió una "noche de éxitos sin relleno", y el festival ofrece un gran éxito en las listas de éxitos tras otro. Además de Michaels y Jefferson Starship, la gira también cuenta con Night Ranger y una serie de invitados especiales.

En la noche del estreno en Detroit, no hubo un momento muerto que encontrar. Jefferson Starship se centró principalmente en los éxitos de los 80, pero también incluyó un favorito de los 70 antes de volver a la era psicodélica de los 60 del Jefferson Airplane cuando "Somebody to Love" cerró las cosas. "Esa canción es tan emotiva", le dice el guitarrista Jude Gold a UCR. "Simplemente tiene algo que trasciende y es atemporal".

Gold ha estado con Jefferson Starship durante más de una década y aporta un ángulo único. Es un músico que también puede ser realmente forense sobre las cosas como periodista de Guitar Player y presentador del popular podcast 'No Guitar is Safe'. Se unió a UCR para una conversación reciente de Zoom sobre la nueva gira, el eterno miembro original de Jefferson Starship, David Freiberg, y pasar el rato con Grace Slick.

Esta gira de 'Parti-Gras' con Bret Michaels parece que ha sido una gran salida para ustedes. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Bueno, Bret Michaels, sabes que tuvo una visión de este espectáculo con múltiples bandas y toneladas de canciones exitosas que todos conocen. Y si eso no fuera suficiente, [con] el todo de alguna manera incluso siendo mayor que la suma de sus partes, que culminó con un gran atasco en el escenario con todos corriendo alrededor, en realidad lo logró. Finalmente lo estamos haciendo y el ambiente es increíble entre las tres bandas, Night Ranger, la banda de Bret Michaels y nosotros. Mark McGrath está allí de Sugar Ray. Steve Augeri, que estaba en Journey, está cantando la mierda de estas canciones de Journey. Es genial ver que un plan se une, porque creo que se está volviendo más masivo de lo que la gente esperaba. Parece que a los críticos realmente les está gustando y hay toneladas de [ventas] sin cita previa y los lugares están llenos. Estos son cobertizos grandes y viejos, ¿sabes? Estoy muy feliz por Bret. Se lo merece, porque es un tipo muy positivo y hace que todo el mundo se sienta como si fuera su mejor amigo. Hay muy pocas personas que realmente pueden lograr eso. Esa es la vibra que lo rodea y creo que es contagiosa. Creo que está saliendo del escenario hacia la audiencia y es algo bueno. Es una gran cosa si te gusta el rock clásico.


Como guitarrista, ¿Qué es lo que te interesa de la estructura de estas canciones de Poison?

Tiene raíces. Como, "Nothin' But a Good Time", es como una lamida de Keith Richards. Tiene ese acorde de cejilla de un dedo. Es como un tipo de riff [de los Rolling] Stones que todos conocemos y amamos, que por supuesto, toma prestado del blues de Chicago, Motown y esas cosas. Es directamente desde el blues de Chicago, tal vez el estilo de Motown, R&B temprano, a través de Keith Richards, con tonos de guitarra aún más fuertes y con energía nuclear de los años 80. [También hay] un poco de AC/DC, lo que para mí es uno de los mayores cumplidos que podrías hacer, porque AC/DC hace que las multitudes se diviertan con las progresiones de acordes más simples. Pueden hacer que 20,000 personas salten de una progresión de acordes que puedes aprender a tocar. Tres semanas de tocar la guitarra y puedes estar tocando un gran riff de AC/DC. [Risas] Incluso si has estado tocando durante 40 años, sigue siendo divertido, ese tipo de riffs. Esa es la cosa, eso es lo que tiene Poison en una canción como esa. Tiene todos esos elementos diferentes. Tiene el R&B, la Motown, la actitud de Keith Richards, el tipo de cosas rebeldes de los Rolling Stones, filtrado a través del heavy metal de Sunset Strip y ahí lo tienes. Un gran coro de Bret con la letra que todo el mundo puede cantar. Si nunca has escuchado esa canción, la conocerás y para el segundo coro, estarás cantando. Ese es un ejemplo perfecto, creo, cuando se trata de la magia de las canciones de Bret con Poison y más allá.


El conjunto de Jefferson Starship se abre con "Find Your Way Back" y luego vas directamente a "Sara". Eso es un movimiento de poder, poner eso como la segunda canción.

Eso fue un gran éxito en las listas de éxitos, ya sabes. Donny Baldwin, nuestro baterista... es una parte muy importante de ese sonido. La gente no siempre se da cuenta, pero es un cantante monstruoso y canta muchas de las partes altas. La brillante parte alta que hace que la voz suene tan llena. Muchas veces la gente nos pregunta si usamos pistas. Estamos como, “No, no usamos ninguna pista. Estas son las voces reales”. Creo que Donny es una gran parte de eso. Sus partes altas le dan ese brillo. Pero en cuanto a elegir qué canciones tocar cuando tienes un set de apertura rápido de 35 minutos, es como, "Bueno, ¿cuál deberíamos tocar en último lugar?" Eso es probablemente cuando la mayoría de la gente estará allí. Es difícil decidir. Ojalá pudiéramos tocarlas todas al final del set, porque todas son canciones muy buenas. “Sara” tiene una melodía realmente hermosa y una progresión de acordes. Esa línea de guitarra principal es muy divertida y conduce perfectamente [a] "Nothing's Gonna Stop Us Now", que casi todos en la Tierra conocen esa canción. Incluso las personas que podrían pensar que realmente no les encanta, cuando llegamos al gran coro, todos lo están cantando. No puedes dejar de cantar eso cuando estás pasando un buen rato en un concierto de rock.


En el mundo de la lucha libre, Orange Cassidy usó "Jane". Ha habido muchos momentos geniales de la cultura pop como ese. ¿Cómo te enteraste de que él usaba esa canción?

Sé que David [Freiberg] recibió una muy buena llamada telefónica al respecto, porque se trataba de una licencia. Así que estoy muy feliz por David, porque él es el compositor principal de esa canción, así que es genial. Eso significa que sus nietos obtienen un poco más de lo que sea. Es realmente maravilloso que David reciba ese tipo de llamadas telefónicas sobre esa canción. También apareció en gran medida en 'Cocaine Bear' en la escena inicial. Me encanta escucharlo en estos grandes eventos. Además, lo que es realmente genial es que, por lo general, con el logotipo de apertura de una película, escuchas la música [tema de la compañía cinematográfica], pero en 'Cocaine Bear', escuchas el comienzo de "Jane" . Eso es lo primero que escuchas cuando aparece el logotipo en la pantalla. Obtengo mucha energía al verlo subir más fuerte en los partidos de fútbol. Ya sabes, regresan de una pausa comercial o algo así. Lo escuchas todo el tiempo. Es una gran melodía.

Mira el video 'It's About Time' de Jefferson Starship: https://youtu.be/LTtfVBc3es4


Me encanta que Grace Slick coescribiera "It's About Time", una de las canciones del último lanzamiento de Jefferson Starship. ¿Cómo terminó ella de nuevo en la mezcla por eso?

Bueno, ella siempre está en la mezcla espiritual y periféricamente. Ha sido buena amiga de David y Donny durante mucho tiempo. Conoce a David desde los años 60. De hecho, estuvo en Jefferson Airplane durante el último año e hicieron un disco en vivo. Por supuesto, vuelve con Paul Kantner hasta los días populares. Es tan profundo. Al ver a David ahora, allá arriba, alcanzando su punto máximo a los 84 años, todos los que lo ven dicen: "Quiero vivir mi vida de la manera en que David vive la suya". Canta "Jane" todas las noches, que escribió como el 90% de esa canción: la melodía, los cambios de acordes y la letra en su mayor parte. Al verlo entregar eso, la gente siempre se sorprende. Entonces, cuando hablas de un arma secreta, sí, ese es David. Se levanta y aplasta a "Jane" y, a menudo, toma una pequeña cadencia vocal al final donde sea que estemos. Pero sí, es genial tener a Grace en nuestra esfera. Seguro que parece amarnos. Ha venido a algunas de nuestras grabaciones de video y a un par de nuestros conciertos y nos ha llevado a cenar un par de veces en los últimos años. Ella es simplemente una persona increíble y jodidamente hilarante. Ella es genial. Solo hay una Grace Slick en este universo.