domingo, 29 de mayo de 2022

Beyoncé - Irreplaceable

 

Beyoncé - Irreplaceable

Irreplaceable es una canción de la cantante estadounidense Beyoncé para su segundo álbum de estudio de titulo B'Day (01-Sep-2006). La canción fue escrita por Shaffer "Ne-Yo" Smith, Tor Erik Hermansen, Mikkel S. Eriksen, Espen Lind, Amund Bjørklund, Beyoncé y producida por Stargate y Beyoncé. 

Irreplaceable fue originalmente un récord de país; se reorganizó como una balada de medio tiempo con influencias pop y R&B modificando los arreglos vocales y la instrumentación. Durante las sesiones de producción y grabación, Beyoncé y Ne-Yo querían crear un disco con el que las personas de cualquier género pudieran identificarse. La letra de la canción trata sobre la ruptura de una relación con un hombre infiel y la canción contiene un mensaje sobre el empoderamiento femenino.

Tras las actuaciones moderadas en las listas de éxitos de "Déjà Vu" y "Ring The Alarm", "Irreplaceable" fue lanzado internacionalmente el 23 de octubre de 2006, como el segundo sencillo del álbum, y el tercero en los Estados Unidos el 5 de diciembre de 2006. El sencillo fue lanzado a través de Columbia Records. Pitchfork Media y Rolling Stone la colocaron en sus listas de las mejores canciones de la década de 2000. "Irreplaceable" ganó varios premios, incluido el de Mejor Sencillo de R&B/Soul en los Soul Train Music Awards de 2007. Fue nominado para el premio Grabación del año en la 50ª entrega de los premios Grammy.

El sencillo se convirtió en el cuarto número uno de Beyoncé en los EE. UU., fue el lanzamiento más exitoso de "B'Day" y se mantuvo en la cima de la lista Billboard Hot 100 de EE. UU. durante diez semanas consecutivas. "Irreplaceable" fue la vigésimo quinta canción más exitosa de la década de 2000 en los EE. UU. Y fue certificada como doble platino por la Recording Industry Association of America (RIAA). Se convirtió en el segundo sencillo de Beyoncé en lograr 200 millones de impresiones de audiencia en 2006. Es la segunda cantante en lograr esta hazaña en los EE. UU., la primera fue Mariah Carey en 2005. "Irreplaceable" también alcanzó el número uno en Australia, Hungría e Irlanda. , y Nueva Zelanda, en el número cuatro en el Reino Unido, y alcanzó los veinte primeros en varios otros países europeos. "Irreplaceable" fue la canción más exitosa de 2007 en los EE. UU. y el décimo sencillo digital más vendido de 2007 con más de 4,6 millones de copias vendidas en todo el mundo. También fue el tono de llamada femenino más descargado de la década de 2000 en los EE. UU.

El video musical que acompaña al sencillo fue dirigido por Anthony Mandler y sirvió como la presentación debut de la banda femenina de Beyoncé, Suga Mama. El video se incluyó en el álbum de videos "B'Day Anthology Video Album" de 2007 y se produjo una edición de video para "Irreemplazable", la versión en español de la canción. Ganó el premio al video del año en los premios Black Entertainment Television (BET) de 2007 y fue nominado al premio MTV Video Music al video del año en los premios de 2007. "Irreplaceable" ha aparecido regularmente en las giras y presentaciones en vivo de Beyoncé desde 2006. La Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) reconoció la canción como una de las más interpretadas de 2007 en los premios ASCAP Pop Music.

Beyoncé - Irreplaceable: https://youtu.be/2EwViQxSJJQ

Efemérides: 29 de Mayo

UN DÍA COMO HOY 29 DE MAYO PERO DEL AÑO... 

1945. Nace Gary Brooker, en Essex . Teclista, vocalista y fundador del grupo de rock progresivo de los años sesenta Procol Harum. También ha grabado en solitario


1961. Nace Melissa Etheridge, en Leavenworth, Kansas Estados Unidos. Cantautora pop-rock. De su discografía destacan los siguientes discos: “Melissa Etheridge” (1988), “Never enough” (1992) y “Lucky” (2004).


1965. “Help Me Rhonda”, de The Beach Boys, alcanza el número uno en la listas norteamericanas. En plena 'British Invasion', los muchachos de la playa seguían surcando las olas del éxito.


1967. Nace Noel Gallagher, en Manchester Reino Unido. En 1994, formó, junto a su hermano Liam, la banda de britpop Oasis. Tras pasar sus años más dulces en la década de los noventa, en el nuevo siglo el grupo no supo evolucionar, encerrado en su sonido de ascendencia Beatle. Los continuos enfrentamientos con su hermano Liam, provocaron que en agosto de 2009 abandonara el grupo, que se disolvió. En 2011 lanzó su primer disco solista.


1971. “Brown Sugar”, de The Rolling Stones, alcanza el número uno en las listas americanas del Billboard.


1976. Nace David Buckner, en Los Ángeles, California Estados Unidos. Batería de la banda de rock alternativo Papa Roach.



1997. Muere Jeff Buckley, en Memphis, Tennessee Estados Unidos. Muere ahogado en el río Mississippi, adonde había ido a nadar tras acabar una sesión de grabación. Tenía 30 años.


2013. Muere Marvin Junior, a causa de una insuficiencia renal, en Harvey, Illinois Estados Unidos. Tenía 77 años. Cantante solista y miembro fundador del grupo vocal The Dells. Su primera grabación llegó en 1954 y su primer éxito, ‘Oh what a night’, en 1956. Tras un accidente de tráfico, se separaron en 1958. Dos años después se reunieron, y la formación se mantuvo en activo hasta en 2009.

Alicia Keys Live At Baloise Session Festival 2017

Alicia Keys, es una cantante, compositora y actriz estadounidense. Una pianista de formación clásica, Keys comenzó a componer canciones a los 12 años y fue firmada a los 15 por Columbia Records. 

Después de disputas con el sello, firmó con Arista Records y luego lanzó su álbum debut, 'Songs In A Minor', con J Records en 2001. El álbum fue un éxito comercial y crítico, produciendo su primer sencillo número uno en Billboard Hot 100 "Fallin'" y vendiendo más de 12 millones de copias en todo el mundo. 

El álbum le valió a Keys cinco premios Grammy en 2002. 

Su segundo álbum, 'The Diary Of Alicia Keys' (2003), también fue un éxito comercial y de crítica, generando sencillos exitosos "You Don't Know My Name", "If I Ain't Got You" y "Diary", vendiendo ocho millones de copias en todo el mundo.

El álbum le valió cuatro premios Grammy adicionales.

Su dúo "My Boo" con Usher se convirtió en su segundo sencillo número uno en 2004. 

Keys lanzó su primer álbum en vivo, 'Unplugged' (2005), y se convirtió en la primera mujer en tener un álbum debut de MTV Unplugged en el número uno. 

Su tercer álbum, 'As I Am' (2007), produjo el sencillo número uno de Hot 100 "No One", vendiendo siete millones de copias en todo el mundo y ganando tres premios Grammy adicionales. 

En 2007, Keys hizo su debut cinematográfico en la película de acción y suspenso "Smokin' Aces". Lanzó el tema principal de la película de James Bond 'Quantum Of Solace' "Another Way To Die" con Jack White.

Su cuarto álbum, 'The Element Of Freedom' (2009), se convirtió en su primer álbum en la cima de las listas de éxitos en el Reino Unido y vendió cuatro millones de copias en todo el mundo. 

Keys también colaboró ​​con Jay-Z en "Empire State Of Mind" (2009), que se convirtió en su cuarto sencillo número uno en los Estados Unidos y ganó el premio Grammy a la Mejor Colaboración Rap/Cantada. 

'The Element Of Freedom' generó los sencillos de las listas Billboard Hot 100 "Doesn't Mean Anything", "Try Sleeping With a Broken Heart", "Un-Thinkable (I'm Ready)" y "Empire State of Mind (Part II) Broken Down". 

Su quinto álbum 'Girl On Fire' (2012) fue su quinto álbum no. 1 de Billboard 200, generando la exitosa canción 'Gorl On Fire' y ganó el premio Grammy al Mejor Álbum de R&B. 

En 2013, VH1 Storytellers fue lanzado como su segundo álbum en vivo. 

Su sexto álbum de estudio, 'Here' (2016), se convirtió en su séptimo álbum de R&B/Hip-Hop de EE. UU. Que encabeza las listas de éxitos. 

Su séptimo álbum de estudio, 'Alicia' (2020) generó los sencillos "Show Me Love" y "Underdog".

'Here' es el sexto álbum de estudio de la cantante y compositora estadounidense Alicia Keys. 

Fue lanzado el 4 de noviembre de 2016 por RCA Records. 

Keys grabó el álbum en 2014 en los estudios Jungle City Studios y Oven Studios de Nueva York con los productores Mark Batson, Swizz Beatz, Illangelo, Jimmy Napes y Pharrell Williams. 

La cantante había terminado de escribir y grabar el material para el álbum antes de descubrir que estaba embarazada, lo que dejó en suspenso el lanzamiento del disco.

Aquí recibió críticas positivas de los críticos, que aplaudieron la calidad cruda y urgente de la música y su exploración de las luchas sociales y la vida afroamericana. 

Debutó en el número dos en el Billboard 200 de EE. UU. Y se convirtió en el séptimo álbum de Keys en encabezar la lista de álbumes Top R&B/Hip-Hop. En mayo de 2017, había vendido 131,000 copias en todo el mundo. 

El álbum produjo dos sencillos: "In Common", incluido solo en las ediciones internacionales, y "Blended Family (What You Do For Love)".

Este concierto fue filmado el 02 de noviembre de 2017 en el Event Halle de Basel, Suiza durante el Baloise Session Festival de 2017. 

Lista de canciones:

01.28 Thousand Days

02.You Don't Know My Name

03.Try Sleeping With a Broken Hear

04.Unbreakable

05.Pawn It All

06.She Don't Really Care

07.Like You'll Never See Me Again

08.Fallin'

09.Blended Family (What You Do For Love)

10.Girl On Fire

11.No One

12.Empire State Of Mind, Part II:Broken Down (introduced by the instrumental of the original           "Empire State Of Mind")

13.Illusion Of Bliss


Alicia Keys Live At Baloise Session Festival 2017: https://youtu.be/1q6zR15SVWM

Michael Anthony en 'Van Halen III'

Fuente: ultimateclassicrock.com 

Michael Anthony dice que 'Van Halen III' 'podría haber sido mucho mejor'.

Michael Anthony dijo que Van Halen III, el último álbum que grabó con la banda, fue una experiencia "triste".

Lanzado en 1998, fue el único álbum de Van Halen que contó con el cantante de Extreme Gary Cherone y es comúnmente considerado como el peor de sus 12 LP.

Anthony habló sobre el decepcionante proyecto en una nueva entrevista en Mitch Lafon & Jeremy White Show, admitiendo: “Ni siquiera me gusta hablar de eso. ... Ni siquiera entro en el proceso de grabación de ese álbum porque ese álbum nos llevó a todas partes. Alex Van Halen estaba pasando por un divorcio en ese momento, y Ed tocó la batería en algo de esto. Quiero decir, fue la cosa más loca que la banda jamás había hecho”.

Señaló que "solo había un par de canciones en todo el álbum que nosotros, como banda real, tocamos juntos en el estudio... Es triste porque podría haber sido mucho mejor". En una nota más positiva, agregó: "Ir a esa gira fue una bocanada de aire fresco. Gary quería tocar el nuevo Van Halen, el viejo Van Halen, todo eso. Y estábamos tocando algunas de las cosas anteriores de Van Halen". que no habíamos tocado en años”.

Al abordar las críticas a la producción posterior de Van Halen, Anthony argumentó que nunca persiguieron conscientemente el éxito comercial. “No fue hasta los álbumes posteriores cuando realmente tomamos las riendas”, dijo, diciendo que la razón por la que cambiaron de productores fue para involucrar los puntos de vista de otras personas. “Nada más que eso, nada como, ‘Bueno, tenemos que traer a Mick [Jones] para que podamos obtener algunos éxitos’. Nunca fue así. Siempre fue solo porque queríamos probar algo nuevo.

“Es como… tienes que complacerte a ti mismo antes de complacer a los demás. Nunca tuvimos eso, 'Vamos a vender'. Ahora, la gente pensó que sonábamos un poco más comerciales, o mucho más, o lo que sea, pero fue una evolución natural de la banda".

Puedes ver la entrevista a continuación.

Michael Anthony talks Van Halen Rumours, Hot Sauce, New Circle Album and Much More | Interview 2022: https://youtu.be/zB2z5BGifcY

Gene Simmons admite que la vida después de KISS "no será tan emocionante"

Fuente: ultimateclassicrock.com 

Gene Simmons insinúa los planes para el "próximo capítulo" una vez que termine la gira de despedida.

Se espera que el viaje 'End Of The Road' termine el próximo año. Simmons y su colega Paul Stanley han descartado la idea de hacer música nueva, sugiriendo que el espectáculo final de la gira será la última palabra de la banda para los fanáticos.

En una nueva entrevista con Full Metal Jackie en KLOS, Simmons repitió la predicción que había hecho sobre sus emociones durante los momentos finales de su aparición final. “Estaré llorando como un niño de 12 años al que le estás pisando el pie”, dijo. “Por otro lado, va a ser feliz porque es el próximo capítulo”.

Continuó: “Lo mismo te sucederá a ti, si tienes la suerte [suficiente] de tener una mamá y un papá. Vives bajo su techo y tienes comida y seguridad. En algún momento tienes que salir por tu cuenta y comenzar el siguiente capítulo. Así que va a ser un tipo diferente de cosa. No será tan emocionante como salir de gira y ponerse más maquillaje y tacones más altos de los que alguna vez usó, pero la vida continúa”.

Afirmó que Kiss había elegido el momento adecuado para retirarse, diciendo que fue "por orgullo y respeto propio y amor y admiración por los fanáticos". Agregó: “Lo último que quieres ser es ser un boxeador campeón mundial y permanecer en el ring demasiado tiempo. Es solo cuestión de tiempo hasta que tus piernas no puedan sostenerte y pierdas.

“También hemos visto boxeadores que se han quedado en el ring demasiado tiempo y bandas que siguen de gira demasiado tiempo. Y olvidan las letras y puedes ver las profundas arrugas en sus rostros. Quiero decir, es solo la naturaleza de la vida como la conocemos en la Tierra. Así que estamos haciendo lo correcto”.

KISS - End Of The Road World Tour: https://youtu.be/jXaTUzqJQbE

Alan Parsons lanza en julio nuevo disco con grandes colaboradores: 'From The New World'

Fuente: rock-progresivo.com

El legendario Alan Parsons lanza en julio nuevo disco, en el que contará con grandes colaboradores. Se llamará 'From The New World'.


El legendario Alan Parsons lanza en julio nuevo disco, en el que contará con grandes colaboradores. Se llamará 'From The New World'.

El sello Frontiers lo publicará el 15 de julio 2022 y el mítico artista y productor continúa así su senda en solitario tras la publicación de 'The Secret' en 2019.

'From The New World' continuará la senda de sonidos clásicos y progresivos y sinfónicos. Además, contará con grandes colaboraciones como el guitarrista de blues Joe Bonamassa y los vocalistas Tommy Shaw (STYX), David Pack (fundador de Ambrosia) y el joven James Durbin (que viene del concurso de talentos de televisión 'American Idol').

El álbum estará disponible en varios formatos a la venta: CD, CD/DVD, vinilo coloreado, Caja de coleccionistas y descarga digital. El pack de CD/DVD incluye una mezcla en sonido 5.1. La caja de coleccionistas incluye CD+DVD, el directo 'Live In Madrid' descargable, una camiseta talla L, un LP, un poster y una litografía numerada.

Parsons fue recientemente condecorado con la mítica distinción de la Orden del Imperio Británico, otorgada por la Reina de Inglaterra por su contribución a las artes de la nación.

- Portada y listado de temas de 'From The New World':


01. Fare Thee Well
02. The Secret
03. Uroboros (con Tommy Shaw)
04. Don't Fade Now
05. Give 'Em My Love (con James Durbin y Joe Bonamassa)
06. Obstacles
07. I Won't Be Led Astray (con David Pack y Joe Bonamassa)
08. You Are The Light
09. Halo
10. Goin' Home
11. Be My Baby

Del álbum 'From The New World' aquí el primer sencillo en promoverse.

Alan Parsons - "Uroboros" ft. Tommy Shaw (Styx) - Official Music Video:

Fallece Alan White, batería de YES desde hace más de 4 décadas

Fuente: rock-progresivo.com

Lamentablemente tenemos que sumar otra mala noticia en la mítica banda YES: acaba de conocerse que ha fallecido Alan White.

Alan fue su batería desde hace más de 49 años, cuando sustituyó en 1972 a otro gran músico como es Bill Bruford, quien prefirió marcharse a King Crimson justo después de grabar el legendario álbum 'Close To The Edge'.

White debutó ya por tanto en el siguiente disco de YES, 'Tales From Topographic Oceans' (1974), aunque ya participó en la gira de 'Close To The Edge' y figurando en el disco en vivo 'Yessongs' (1973).

Justo esta semana, YES comunicaban que iban a realizar la gira de este año 2002 sin White, pero sin explicar el motivo de su baja. Jay Schellen iba a ser su sustituto, como en ocasiones anteriores por bajas médicas del batería. Una de las veces, por una operación de espalda.

La familia del artista, en concreto su mujer, Gigi, ha dado a conocer la noticia explicando que ha fallecido a los 72 años de edad en su casa de Seattle, EEUU. Como causa de la muerte solo explican que ha sido víctima de "una breve enfermedad".

Con el fallecimiento en 2015 de Chris Squire, ya sólo queda en la banda Steve Howe como miembro de la formación clásica de los 1970. Tanto Rick Wakeman como Jon Anderson no formaron parte de las últimas reuniones y de hecho están distanciados del resto del grupo.

Descanse en paz...

Y aunque no es nada oficial ni definitivo, como decíamos antes, el músico de apoyo Jay Schellen era quien se iba a encargar de la batería y percusión de la legendaria formación en su próximo tour, que arranca en junio en Reino Unido.

Schellen ya ha estado con YES en años anteriores, casi como miembro oficial, y también es el batería de Circa o Asia, banda esta última más que vinculada a YES por evidentes razones de músicos compartidos. Allí están Geoff Downes y Billy Sherwood, aunque Howe se dio de baja al no poder compatibilizar ambos grupos.

Yes Miscellany: 1996 - Alan White drum clinic: https://youtu.be/W_b34HERWMI

sábado, 28 de mayo de 2022

Rihanna - Umbrella

 

Rihanna - Umbrella

Umbrella es una canción de la cantante barbadense Rihanna de su tercer álbum de estudio, Good Girl Gone Bad (31-May-2007). Cuenta con el rapero estadounidense Jay-Z, quien coescribió la canción con sus productores Tricky Stewart y Kuk Harrell, con escritura adicional de The-Dream. La canción fue escrita originalmente pensando en Britney Spears, pero su sello la rechazó. Umbrella es una canción de pop, hip hop y R&B con elementos de rock, que hace referencia a una relación romántica y platónica y la fuerza de esa relación.

Entertainment Weekly clasificó la canción en el número uno de los 10 mejores sencillos de 2007, mientras que Rolling Stone y Time colocaron la canción en el número tres de las 100 mejores canciones de 2007. La canción le ha valido a Rihanna varios premios y nominaciones. En 2007, la canción ganó dos premios en los MTV Video Music Awards, cuando fue nominada a cuatro. En la 58.ª entrega de los premios Grammy de 2008, Umbrella también les valió a Rihanna y Jay-Z un premio Grammy a la mejor colaboración rap/cantada, además de recibir nominaciones a Grabación del año y Canción del año. La canción también figura en el puesto 412 de "Las 500 mejores canciones de todos los tiempos" de Rolling Stone.

La canción sirve como el sencillo principal del álbum y fue lanzada en todo el mundo el 29 de marzo de 2007 a través de Def Jam Recordings. Umbrella fue un éxito comercial, encabezando las listas de Australia, Canadá, Alemania, España, la República de Irlanda, Suecia, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos. En el Reino Unido, donde el desempeño de la lista de canciones coincidió con la lluvia prolongada y las inundaciones, fue una de las canciones más reproducidas en la radio en la década de 2000. Se las arregló para mantenerse en el número uno en la lista de singles del Reino Unido durante 10 semanas consecutivas, la carrera más larga en el número uno para cualquier sencillo de esa década, y también es una de las pocas canciones en encabezar la lista durante al menos 10 semanas. El sencillo fue uno de los debuts digitales más altos en los Estados Unidos en ese momento y se mantuvo en la cima del Billboard Hot 100 de EE. UU. durante siete semanas consecutivas.

El video musical que acompaña al sencillo fue dirigido por Chris Applebaum y presenta el cuerpo desnudo de Rihanna cubierto con pintura plateada. El video le valió a Rihanna un Video del año en los MTV Video Music Awards de 2007 y el Video más visto en MuchMusic.com en MuchMusic Video Awards. Junto con innumerables aficionados, Umbrella ha sido interpretada por varios artistas notables de una variedad de géneros musicales, incluidos All Time Low, Baseballs, Biffy Clyro, Train, Manic Street Preachers, McFly, Mike Shinoda de Linkin Park, OneRepublic, Taylor Swift y Vanilla Sky. Rihanna interpretó la canción en los MTV Movie Awards de 2007, los BRIT Awards de 2008 y fue la canción de cierre de Good Girl Gone Bad Tour (2008), Last Girl on Earth (2010) y Loud Tour (2011). Fue incluido en el Diamonds World Tour (2013) y el Anti World Tour (2016).

Rihanna - Umbrella (Orange Version) (Official Music Video) ft. JAY-Z: 

https://youtu.be/CvBfHwUxHIk

Efemérides: 28 de Mayo

UN DÍA COMO HOY 28 DE MAYO PERO DEL AÑO...

1961. Hoy cumple 61 años Roland Gift, actor y cantante británico nacido en Birmingham conocido por haber sido la voz solista del grupo de rock Fine Young Cannibals. Roland se unió al proyecto que en 1984 idearon dos antiguos miembros de la banda The Beat y, entre 1985 y 1992 tuvieron varios éxitos, sobre todo su segundo álbum, 'The Raw and the Cooked', que fue nº1 en todos los países de habla inglesa y vendió más de dos millones de copias.

Sus temas más populares fueron 'Johnny come home', 'She drives me crazy' y 'Don't look back'. El grupo se separó en 1992 y Roland, que en 1990 fue calificado por la revista People como "una de las 50 personas más bellas del mundo", ha publicado desde entonces un álbum en solitario, 'Roland Gift' (2002), que contenía el hit 'It's only money', aunque se ha centrado más en su carrera de actor. En los años 2012-13 estuvo de gira por el Reino Unido con la banda de Jools Holland.



1960. Hoy cumple 62 años la cantante francesa Isabelle Antena, nacida en Villepinte, Seine St Denis. Comenzó su carrera discográfica a principios de los 80, especializándose en la bossa nova y el acid-jazz. Hasta la fecha ha publicado una veintena de álbumes, está considerada pionera y una referencia musical del jazz electrónico y el nu-jazz y ha colaborado con Tracey Thorn y Nicola Conte.

Cuando se fue con menos de veinte años a trabajar a Inglaterra de au pair, Isabelle ya sabía tocar la guitarra, el clarinete y el piano y además la casa en la que trabajó era nada menos que de Rick Wakeman, por lo que, además de aprender inglés, siguió respirando atmósfera musical. Su primer trabajo discográfico formado parte del trío Antena fue 'Camino del Sol' en 1982.

Dos años después debuta en solitario con el álbum 'En Cavale', que contenía una versión de 'Easy street' de Sister Sledge. Le siguió 'Hoping for Love' en 1986. Este último contenía temas compuestos por Isabelle, como 'Le poisson des mers du sud', que alcanza un gran éxito en Bélgica y en Japón, donde la cantautora goza de una inmensa popularidad. En 1988 apareció 'On a Warm Summer Night (Tous mes caprices)' otro de sus trabajos mejor vendidos.

Desde entonces ha publicado quince álbumes mas con su ecléctica oferta de jazz, funk, bossa nova y pop. En 2005 publicó el álbum 'Easy does it' en el que incluyó una versión de 'Nothing to lose', canción que interpretó Claudine Longet en 'El Guateque' con Peter Sellers. Sus últimas entregas hasta la fecha fueron 'French Riviera' (2008) producido por Yukihiro Fukutomi, y 'Bossa Super Nova', publicado en 2010.


1945. Hoy cumple 77 años el cantante y guitarrista norteamericano John Fogerty, nacido en Berkeley California. Fogerty lideró durante seis años el grupo Creedence Clearwater Revival, "la mejor banda americana de rock de su era", generando joyas como 'Proud Mary', 'Bad moon rising' o 'Who'll stop the rain'. Su carrera en solitario no arrancó con buen pie y se vio envuelto en litigios con su sello que lo apartaron del negocio musical durante años. En 1985 protagonizó un sonado regreso al mundo discográfico con el magnífico álbum 'Centerfield'. Desde entonces ha publicado seis álbumes más. Su trabajo más reciente, 'Wrote a Song for Everyone', apareció hace unos días.

Fogerty comenzó su carrera musical de adolescente, cuando se encontraba estudiando en la high school de El Cerrito (California). A finales de los años cincuenta junto con sus compañeros Stu Cook y Doug Clifford formó el grupo los Blue Velvets, al que poco más tarde se unió el hermano mayor de John, Tom Fogerty. Tocaban en el área de la bahía de San Francisco temas instrumentales de rock'n'roll inspirados en Little Richard y Bo Diddley, e incluso llegaron a grabar algunos discos en pequeños sellos locales como Kristy y Orchestra, que fracasaron comercialmente.

En 1964 firmaron con Fantasy Records y grabaron varios singles con Tom a la voz solista. Max Weiss, uno de los propietarios de Fantasy, les cambió el nombre a The Golliwogs y, aunque el tema 'Brown eyed girl' (1966) fue un hit en Miami, el resto tampoco lograron ventas significativas. La discográfica, viendo su incapacidad para conseguir un hit, dejó de prestarles atención. Por si fuera poco, en 1966 John y Doug fueron llamados a cumplir el servicio militar, que finiquitaron en 1968.

En 1967, Saul Zaentz y otros inversores adquirieron Fantasy Records. Saul, un fan de los Golliwogs, les animó a seguir grabando, aunque sugirió un cambio de nombre. A los chicos no les importó, ya que lo odiaban y, entre diez candidatos -entre los que se encontraban 'Muddy Water' y 'Gossamer Wump'- Zaentz eligió Creedence Clearwater Revival, una combinación entre el nombre de un amigo de Tom y la marca de una cerveza.

Para entonces John había tomado el control, componiendo todo el material de la banda, cantando la voz solista y convirtiéndose en un multiinstrumentista que dominaba los teclados, la armónica y el saxo además de la guitarra. Su primer single como Creedence Clearwater Revival (CCR) fue 'Porterville', seguido de 'Suzie Q', una versión del tema de Dale Hawkins, que alcanzó el puesto nº11 de las listas, y 'I put a spell on you', todos ellos publicados en su primer álbum, 'Creedence Clearwater Revival' (1968)

La continuación no se hizo esperar. En enero de 1969 se publicó su segundo álbum, 'Bayou Country' (1969), cuya grabación no estuvo exenta de tensiones. "Tuvimos enfrentamientos serios" recuerda John "todos querían cantar, componer, hacer sus propios arreglos... Todo eso después de diez años de bregar por llegar a la cumbre. Ahora el foco estaba sobre nosotros y les dije a los chicos: 'Si la jodemos ahora, el foco va a alumbrar a los Eagles o a cualquier otro. Yo no quiero volver a lavar coches". El álbum contenía uno de los temas más emblemáticos de los años sesenta, 'Proud Mary', su primer nº2 de cinco consecutivos.

El mismo año 1969 se publicó 'Green river', que además del tema que dio nombre al álbum contenía otro gran hit de la banda, 'Bad moon rising'. Fue el primer álbum de CCR que llegaba al nº1 de las listas. En pocos meses la banda tenía una importante presencia en la emisoras de rock de la nación y tomaron parte en el festival de Woodstock en agosto de 1969. Aquí no les acompañó la suerte, ya que les tocó salir de madrugada tras la actuación de Grateful Dead. "Tuvimos que actuar después del grupo que durmió a medio millón de personas. No logré despertar a nadie con nuestra música. Era una escena dantesca: cientos de miles de cuerpos dormidos y entrelazados en el barro."

Quizás por su gran éxito comercial, CCR no se contaba entre las bandas adscritas a la contracultura. (En aquella época la etiqueta 'comercial' estaba reñida con la de 'compromiso social'). Al contrario que la mayoría de los grupos de su tiempo, evitaban las drogas y el típico estilo de estrella de rock'n'roll aunque no faltaban símbolos de rebeldía como las largas barbas y melenas.

Asimismo, como muchos otros grupos, se declaraban en contra de la guerra de Vietnam, pero su procedencia de familias de clase obrera les confirió diferentes perspectivas en sus opiniones políticas. John Fogerty mantuvo durante meses los dedos cruzados, temiendo ser reclutado para combatir en Asia, hasta que recibió con alivio sus papeles de licencia. Perplejo ante el desprecio con el que  muchos jóvenes de su generación trataban a los soldados que volvían de Vietnam, John recordaba: "He presenciado en los aeropuertos a jóvenes con el pelo largo escupiendo a los soldados que volvían del sureste asiático y pensé: '¡Qué idiotez! A él lo engancharon y a tí no."  Estos pensamientos se hicieron canción en poco menos de media hora y el estribillo de 'Fortunate son' decía: "No soy yo, no soy yo, el hijo afortunado". El tema hablaba sobre la facilidad que tenían algunos jóvenes de familias adineradas para eludir el reclutamiento militar.

Apareció en su cuarto álbum -el tercero publicado en el año 1969-, 'Willie and the Poor Boys' que también contenía éxitos como 'Down on the corner' y sus brillantes adaptaciones de 'Cotton fields' y 'The midnight special'. Su siguiente trabajo, 'Cosmo's Factory', también nº1 y su disco de estudio más vendido, incluía el mayor número de éxitos de la banda y se puede considerar su momento cumbre. 'Travelin' band', 'Lookin' out my back door', 'Up around the bend', 'Long as I can see the light' y su versión de 'I heard it through the grapevine' eran magníficos temas que no paraban de sonar por las emisoras de medio mundo.

Uno de los temas que durante años se relacionó con la guerra de Vietnam, fue 'Run through the jungle', otro de los éxitos de 'Cosmo's Factory'. Fogerty, en una entrevista de 1993 lo desmintió: "Creo que mucha gente lo pensó así por la coincidencia en el tiempo, pero yo me refería a America y la proliferación de armas, registradas o no. Yo mismo soy cazador y no estoy en contra de las armas, pero veía tal entusiasmo de la gente por poseer una y tantas pistolas y rifles descontrolados por el país es algo que considero muy peligroso y más aún, hoy día. Han hecho falta 20 años para que surgiera un movimiento que advirtiese de ello"

'Who'll stop the rain' en cambio, sí llevaba mensaje político, pero a pesar de la sinceridad e integridad de su música, la crítica les seguía despreciando por su éxito comercial.

En 1970 se anunció la separación de The Beatles, lo que, en cierto modo, era positivo para ellos, ya que los cuatro de Liverpool eran sus grandes rivales en las listas. Sin embargo, comenzaron a surgir de nuevo disputas acerca del liderazgo de la banda y sobre todo, de la autoría del material de la banda. 'Pendulum' (1970) fue su trabajo más elaborado desde el punto de vista de los arreglos, incorporando teclados y vientos. De nuevo, todos los temas estaban escritos por John Fogerty, entre ellos, los hits 'Hey tonight', 'Have you ever seen the rain' y 'Molina'.

Tom, cansado del liderazgo absolutista de su hermano, dejó el grupo para emprender una discreta carrera en solitario. John, también harto de las críticas de sus compañeros, cedió y les permitió colaborar en la composición y los arreglos de su siguiente trabajo, 'Mardi Gras', que tardaron casi un año en terminar. Fue el último álbum de CCR y sólo generó un par de hits (ambos compuestos por John): 'Sweet hitch-hiker' y 'Someday never comes'. Tras una gira europea, en 1972, Fogerty decidió disolver la banda.

En 1973 John Fogerty publicó en solitario el álbum con sabor country 'Blue Ridge Rangers', en el que tocó todos los instrumentos y cantó todas las voces. Contenía el tema 'Hearts of stone' y una versión de 'Jambalaya', que lograron entrar en las listas. Le siguió en 1975 'John Fogerty', que a pesar de contener el Top40 'Rockin' all over the world' (Status Quo la haría conocida en todo el mundo dos años después) obtuvo escasa respuesta en las tiendas de discos. Posteriores problemas legales con Fantasy Records no facilitaron las cosas y Fogerty, incapaz -según sus propias palabras- de componer algo decente en aquellos días, se retiró del mundillo, aunque no dejó de practicar.

En los años ochenta comenzó a escribir de nuevo y en unos meses completó las canciones de lo que llegaría a ser su siguiente álbum, 'Centerfield'.

Una vez más Fogerty tocó todos los instrumentos  y se fue con su maqueta a ver al presidente de Warner Brothers, Lenny Waronker al que dijo: "¿Qué tiene que hacer un viejo y veterano rockero de 39 años para que te dignes a escuchar su música?" Waronker no sólo la escuchó. Se entusiasmó con ella y le produjo el álbum que lo devolvía a la primera línea del rock. El álbum alcanzó el nº1 y generó hits como 'The old man down the road', 'Rock and roll girls' y 'Centerfield', en el que John usa la metáfora del base-ball para describir su pasión por hacer música. La canción se ha convertido prácticamente en un himno del base-ball, sonando antes de comenzar el juego en numerosos estadios del país. Los críticos estaban entusiasmados: "Las nuevas canciones de John Fogerty son como un reencuentro con un viejo y querido amigo".

Dos temas del álbum estaban dedicados a su antiguo jefe en Fantasy, Saul Zaentz, 'Mr Greed' y 'Zanz Kant Danz'. La segunda mencionaba a "un cerdo que no sabe bailar pero que sabe robarte tu dinero", frase que generó un proceso de difamación. Su siguiente entrega 'Eye of the Zombie' (1986), en cambio, tuvo un éxito considerablemente menor, entre otras cosas, porque en el tour consiguiente, Fogerty se negaba a tocar material antiguo de los Creedence, cuyos derechos pertenecían a Fantasy Records.

En 1990, su hermano Tom Fogerty falleció a los 48 años tras haber contraído el VIH en una transfusión de sangre. John Fogerty mencionó en una entrevista que el momento más duro de su vida fue cuando su hermano apoyó al sello Fantasy en una disputa de royalties, de modo que en el momento de la muerte de Tom ambos no se hablaban. Ese mismo año, John viajó en busca de inspiración a Mississippi, visitando la tumba de la leyenda del blues Robert Johnson. Allí comprendió que Johnson era el verdadero propietario espiritual de sus canciones, independientemente de si las poseía tal o cual hombre de negocios y decidió volver a tocar las viejas canciones de CCR en sus conciertos.

Sin embargo, rehusó actuar con sus compañeros Stu Cook y Doug Clifford el día que CCR fueron inducidos al Salón de la Fama del Rock'n'Roll en 1993. En sustitución de ambos, Fogerty reclutó a músicos de sesión de Los Ángeles y se unió a Bruce Springsteen y Robbie Robertson para tocar 'Who'll stop the rain', 'Born on the bayou' y 'Green river'.

Fogerty volvió de nuevo a la industria musical en 1997 con la publicación de 'Blue Moon Swamp', un álbum que se alzó con el premio Grammy al mejor álbum de rock de 1997. De la posterior gira de promoción, 'Premonition', se publicó, un año después, un disco en directo. A pesar de su regreso a los escenarios, Fogerty volvió a desmarcarse de los estudios de grabación y no grabó un nuevo álbum hasta que en 2004 publicó 'Deja Vu (All Over Again)', un trabajo en el que el músico echa una mirada crítica a la guerra de Iraq.

La compra de Fantasy Records por el grupo Concord Records en 2004 dio fin a la disputa legal entre Fogerty y su antiguo sello discográfico, restableciéndose el pago de derechos al músico por las ventas de los discos de Creedence Clearwater Revival. A partir de entonces, las apariciones de Fogerty se hicieron más frecuentes y acompañó en giras a otros músicos como John Mellencamp y Willie Nelson. Asimismo participo en la grabación del álbum de Jerry Lee Lewis 'Last Man Standing', cantando a dúo la canción 'Travelin' band'. El 29 de junio de 2006, tocó por primera vez en más de 30 años en Gran Bretaña, en el Hammersmith Apollo de Londres.

Fogerty publicó un nuevo trabajo de estudio, 'Revival', en octubre de 2007. El álbum debutó en el puesto 14 de la lista Billboard 200 con 65.000 copias vendidas en su primera semana. Además, 'Revival' fue nominado al mejor álbum rock del año en los premios Grammy. En septiembre de 2009 publicó un álbum con versiones de música country, 'The Blue Ridge Rangers Rides Again', a modo de secuela de su primer álbum en solitario en el que cuenta con la colaboración de Bruce Springsteen en 'When will I be loved?'.

En 2011 Fogerty comenzó a componer canciones para un siguiente álbum, 'Wrote A Song For Everyone' que apareció en mayo de 2013. En él, además de incluir temas nuevos, realiza versiones de sus antiguos hits junto a estrellas del pop como Foo Fighters ('Fortunate Son'), Bob Seger ('Who’ll Stop The Rain'), Dawes ('Someday Never Comes'), Brad Paisley ('Hot Rod Heart'), Miranda Lambert ('Wrote a Song for Everyone'), Keith Urban, My Morning Jacket, Alan Jackson y otros.

Durante la cuarentena por la pandemia covid-19 en 2020, John grabó con sus hijos Shane y Taylor y su hija Kelsy una serie de videos con interpretaciones de covers de viejos éxitos bajo el nombre de Fogerty's Factory. Coincidiendo con su 75 aniversario se editó en EP y a final de año apareció un álbum con 12 canciones y una portada rememorando el 'Cosmo's Factory' de 1970.


1944. 78 años cumple hoy Gladys Knight, cantante norteamericana conocida como la 'emperatriz del soul' nacida en Atlanta Georgia. Siendo niña formó en 1953 junto a sus hermanos y primos un grupo vocal llamado The Pips. En 1962 se tomó un descanso para tener a sus dos hijos. Dos años más tarde retomó el micrófono y desde 1967 hasta 1975 obtuvieron éxito tras éxito:

'I heard it through the grapevine' (1967), 'If I were your woman' (1970), 'Neither one of us', 'Midnight train to Georgia'  (1973) y 'You are the best thing that ever happened to me' (1974) . En 1986 colaboró con Elton John, Stevie Wonder y Dionne Warwick en el tema benéfico 'That's what friends are for' y un año después anunció que dejaba a los Pips para seguir en solitario. Su último álbum juntos contenía el hit 'Love overboard', por el que recibieron su tercer Grammy.

En 1989 Gladys grabó el tema de la serie James Bond 'License to kill', que fue top10 en el Reino Unido. El tercer álbum en solitario de Gladys, 'Good Woman' fue nº1 en las listas de R&B y contenia el hit 'Men'. Desde entonces ha publicado ocho álbumes más. El más reciente fue 'Where My Heart Belongs' en 2014 y hasta 2019 ha estado realizando giras por el Reino Unido.


1910. Nace T-Bone Walker (de nombre real Aaron Thibeaux Walker), en Linden, Texas Estados Unidos. De ascendencia Cheroqui, fue pionero de la guitarra eléctrica en el blues, también fue cantante y compositor. Debutó en 1929 bajo el nombre artístico de Oak Cliff T-Bone. Fue influencia decisiva para bluesmen posteriores como B.B. King o Albert Collins. Es decir, palabras mayores. Pocas bromas. Murió en 1975.


1917. Nace Papa John Creach (de nombre real John Henry Creach), en Beaver Falls, Pensilvania Estados Unidos. Violinista de Hot Tuna, Jefferson Airplane y Jefferson Starship. También grabó en solitario. Murió en 1994.


1949. Nace Wendy O. Williams, en Rochester, Nueva York Estados Unidos. Líder del grupo de punk rock de finales los años setenta The Plasmatics. Se suicidó en 1998.


1977. Primer concierto de Sting, Stewart Copeland y Andy Summers, con el nombre de Stronium 90, en el Circus Hippodrome de París. El grupo, rápidamente cambió su nombre por el de The Police.



1988. Muere el trompetista de jazz Sy Oliver, en Nueva York. Tenía 78 años.


2013. John Fogerty publica el disco de dúos “Wrote A Song For Everyone”, en el que interpreta viejas canciones (escritas tanto para los discos de Creedence Clearwater Revival como en solitari)  junto a gente como Foo Fighters, My Morning Jacket, Bob Seger, Allen Toussaint, Kid Rock,Tom Morello y Dawes. Es un trabajo bastante regular.

Candy Dulfer Live At Baloise Session Festival 2015

Candy Dulfer es una saxofonista holandesa de jazz y pop. Es hija del saxofonista de jazz Hans Dulfer. Comenzó a tocar a los seis años y fundó su banda Funky Stuff cuando tenía catorce. 

Su álbum debut, 'Saxuality' (1990), recibió una nominación al Grammy. Ha actuado y grabado con Hans Dulfer, Prince, Dave Stewart, Van Morrison, Angie Stone, Maceo Parker y Rick Braun así como ha actuado en vivo con Alan Parsons (1995), Pink Floyd (1990) y Tower Of Power (2014). 

La banda de Dulfer actuó en los Países Bajos y en 1987 fue el acto de apertura de dos de los conciertos europeos de Madonna.

En 1988, Prince invitó a Dulfer al escenario para tocar un solo improvisado durante uno de sus espectáculos europeos.

En 1989, Dulfer apareció en el video "Partyman" de Prince.

Dulfer realizó un trabajo de sesión con el guitarrista y productor de Eurythmics Dave Stewart y fue músico invitado de Pink Floyd durante la actuación de la banda en Knebworth en 1990, de la cual se lanzaron varias pistas en un álbum y video en vivo de varios artistas, "Live At Knebworth '90".

Desde entonces, el programa de Knebworth ha sido lanzado como parte de la caja de Pink Floyd 'The Later Years 1987-2019' en CD, DVD y BD.

Dulfer también fue la saxofonista destacada en 'A Night In San Francisco' de Van Morrison, un álbum en 1993, y actuó con Alan Parsons y su banda en el World Liberty Concert en 1995.

Dulfer colaboró ​​con su padre Hans Dulfer en el álbum a dúo 'Dulfer Dulfer' en 2001. Se unió a la banda de Prince en 2004 para su gira 'Musicology Live 2004ever'.

En 2007, lanzó su noveno álbum de estudio 'Candy Store'.

El álbum alcanzó una posición número 2 en las listas de Top Jazz Contemporáneo de Billboard. 

Sus canciones "Candy Store" y "L.A. Citylights" alcanzaron la posición No. 1 en las listas de Smooth Jazz National Airplay en los Estados Unidos.

Dulfer es sobre todo un músico autodidacta, excepto por algún entrenamiento en una banda de concierto y algunos meses de lecciones de música.

Hasta 2010, Dulfer tocó un Selmer Mk VI alto, que es visible en la mayoría de las primeras fotografías. 

En 2010 se convirtió en patrocinadora del saxofón Dutch Free Wind, creado por Friso Heidinga, quien comenzó a construir saxofones en Ámsterdam en 2009.

Este concierto fue filmado el 03 de noviembre de 2015 en el Event Halle de Basel, Suiza durante el Baloise SessionFestival. 

Lista de canciones:

01.After Tonight

02.DISCO 

03.Hey Now

04.Crazy

05.What Do You Do When The Music Hits

06.Lily Was Here

     (David A. Stewart feat. Candy Dulfer cover)

07.History

08.Bass In Your Face

09.Pick Up The Pieces

     (Average White Band cover)


La Banda de Candy Dulfer:

Candy Dulfer - voz, saxofón

Ulco Bed - guitarra

Manuel Hugas - bajo

Nicky Loman - batería

"Phatt" Ricardo Burgrust - voz, teclados

Dillon Lewis - MC, DJ 


Candy Dulfer Live At Baloise Session Festival 2015: https://youtu.be/lGo25QI3lnU

Steven Tyler ingresa nuevamente a rehabilitación después de doce años limpio

Fuente: Rolling Stone

La reconocida banda de rock anunció en sus redes la cancelación de próximas presentaciones por la recaída en consumo de sustancias de su vocalista.

La serie de conciertos que realizaría la agrupación norteamericana Aerosmith, que se llevaría a cabo en el Dolby Live at Park MGM en Las Vegas, ha sido pospuesta como consecuencia del ingreso voluntario de su líder, Steven Tyler, a un centro de rehabilitación de drogas. La gira que se llevaría a cabo entre el 17 de junio hasta el 11 de diciembre de este año se ha reprogramado para dar inicio en Septiembre, sujeta a cualquier cambio en torno a la recuperación del artista. 

“Como muchos de ustedes saben, nuestro querido hermano Steven ha trabajado en su sobriedad durante muchos años”, escribió Aerosmith a través de Instagram y demás redes sociales. Tyler llevaba más de una década en sobriedad después de su última recaída grave en 2009, año en el cual también tuvo que recibir atención y asesoramiento médico siendo esta la segunda vez que ingresaba a rehabilitación por consumo de sustancias.

“Después de la cirugía del pie para prepararse para el escenario y la necesidad de controlar el dolor durante el proceso, ha recaído recientemente y ha entrado voluntariamente en un programa de tratamiento para concentrarse en su salud y recuperación”. Y continuaron: “Sentimos mucho informar a nuestros fans y amigos que debemos cancelar nuestra primera serie de fechas de la Residencia de Las Vegas este junio y julio mientras él se concentra en su bienestar”.

A comienzos de este año, la banda también había cancelado su gira principal en el Reino Unido y Europa por temas de logística de viajes y las restricciones por COVID, tal como anunciaron en ese entonces. De momento, se conoce que las entradas adquiridas para los espectáculos cancelados serán reembolsadas a través de los puntos de compra respectivos y que reanudarán sus actividades “tan pronto como podamos”.

“Estamos devastados por haber incomodado a tantos de ustedes, especialmente a nuestros fans más leales que a menudo viajan grandes distancias para experimentar nuestros shows. Gracias por su comprensión y apoyo a Steven durante este tiempo”, concluyeron. 

Tyler empezó el consumo de drogas en los 60 previo a la formación de Aerosmith. No fue sino hasta la década de los 80 cuando confesó a la revista People que su consumo ya era desmedido y frecuentaba sustancias como cocaína, heroína, valium o “cualquier cosa con la que alguien se acercara”. El cantautor de 74 años siempre ha sido abierto con su lucha contra la adicción y agradece constantemente a la agrupación por apoyarlo y guiarlo en su recuperación durante varios años.

En 2019, el vocalista de rock habló con Haute Living sobre su vida, trayectoria y tiempo de abstinencia en la cual señaló que “las medias tintas no sirven de nada, y ojo con las medias verdades porque con las drogas y el alcohol es probable que te equivoques. Ya no se trata de mí. Se trata de trasladar el mensaje de que la gente puede morir si no entiende esto. Lo que me hace un alcohólico no es cuánto bebí o con qué frecuencia lo hice. Es lo que me sucede y en quién me convierto cuando lo hago, y no me gusta ese tipo”.

Por lo pronto, sus seguidores quedan atentos ante la promesa de los demás miembros de informar cualquier actualización sobre el estado de salud de Tyler, además de su último anuncio realizado en el mes de marzo en el que Aerosmith reveló que Joey Kramer, baterista de toda la vida, se tomaría una “licencia temporal” de la banda.

La creación de "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band"

Fuente: Rolling Stone

En 1967, los Beatles se encontraban en una encrucijada: dejaron de hacer giras, experimentaron con drogas y se propusieron cambiar el rock & roll para siempre.


En el otoño de 1966, los Beatles querían dejar a los Beatles; su fama los había acorralado, rodeado de problemas. “Estábamos hartos de ser los Beatles”, dijo Paul McCartney años después. “Realmente odiamos ese maldito enfoque de cuatro cortes de pelo iguales. No éramos niños, éramos hombres. Todo se había ido, toda esa mierda de niños, todos esos gritos, no queríamos más”.

Después de su concierto del 29 de agosto en San Francisco, dejaron la actuación en vivo para siempre. Los rumores de tensión dentro del grupo se extendieron ya que los Beatles no lanzaron música nueva durante meses. Hasta este punto, su influencia había sido inequívoca: su popularidad había fomentado una miríada de bandas rivales a mediados de la década de 1960, pero a medida que un estilo de música nuevo, aventurero y basado en alucinógenos comenzó a surgir de los EE. UU. (y de bandas londinenses como Pink Floyd), de repente parecía como si la música popular pudiera, de hecho, pasarlos por alto. 

Los vientos estaban cambiando rápidamente. Aunque en su álbum más reciente, Revolver, habían sido los más innovadores, los Beatles entendieron que cualquier trabajo nuevo los haría o los terminaría; tenían que grabar un disco que restableciera su eminencia. En el proceso, a fines de 1966 y principios de 1967, el grupo haría el álbum más importante en la historia del rock: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. «Fue genial, en realidad», dijo McCartney a ROLLING STONE. “Debido a que habíamos terminado la gira, la gente en los medios comenzó a sentir que había demasiada calma, lo que creó un vacío, por lo que ahora podrían quejarse de nosotros. Dirían, ‘Oh, se han acabado’. Pero sabíamos que no lo habíamos hecho. Fue genial: detrás de escena sabíamos lo que estábamos haciendo y sabíamos que estábamos muy lejos de acabarnos. En realidad, estaba sucediendo exactamente lo contrario: estábamos teniendo una gran explosión de fuerzas creativas”.

Ya sea que los Beatles lo hayan querido o no, el Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band llegó a simbolizar, de inmediato, las ambiciones, los anhelos y los temores de una generación. Desde que surgió el grupo en 1963 y 1964, la cultura juvenil había cambiado drásticamente. Lo que comenzó en esos años como un consenso en gusto y estilo, con los Beatles en el centro, se había transformado en una cosmovisión desafiante. El rock de los años sesenta, junto con los movimientos por los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam y la disposición masiva a experimentar con la marihuana y el LSD, les había dado a los jóvenes un nuevo sentido de empoderamiento. Este momento, cuando las posibilidades de cómo se podía vivir la vida y resistir el poder estaban cambiando, fue un momento de promesa pero también de duda y riesgo. Ningún trabajo individual había personificado aún estos nuevos y audaces sentidos de comunidad, ideas y arte. Nada, es decir, hasta Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. 

Después de la gira de 1966, los Beatles hicieron una pausa, por primera y última vez en su carrera. El 24 de noviembre, los miembros de la banda volvieron a reunirse en los estudios Abbey Road de EMI en Londres. En los meses transcurridos desde su concierto final, de hecho habían considerado disolverse, pero finalmente estaban entusiasmados con las oportunidades creativas que ahora les brindaba el tiempo en el estudio. Terminaron sorprendiéndose a sí mismos. John Lennon había escrito una canción durante el hiato, ‘Strawberry Fields Forever’, que estaba llena de asociaciones líricas y estructurales extrañas e inconexas, y atrapó a toda la banda al instante: era una nueva dirección. Los Beatles trabajaron en ella durante semanas, algo que nunca antes habían hecho, y al final crearon algo inquietante y abstracto, así como el mayor avance en la historia de la música popular. Su nuevo álbum estaba en marcha. “No podríamos haber producido un mejor prototipo para el futuro”, escribió más tarde el productor George Martin.

Cuando su manager Brian Epstein y EMI Records insistieron en material nuevo para un nuevo sencillo doble de los Beatles (habrían pasado seis meses desde su último lanzamiento, un período excesivamente largo para cualquier artista de rock en ese momento), Martin les dio ‘Strawberry Fields Forever’ y ‘Penny Lane’ de McCartney, grabada casi al mismo tiempo que la canción de Lennon. El productor luego se arrepintió de esto, sintiendo que podría haber perdido las piedras angulares del nuevo álbum. De todos modos, la combinación funcionó a la perfección: las dos canciones eran recuerdos opuestos, uno embrujado, el otro melancólico, de un tiempo y un lugar que quedaron atrás, y durante años persistió el mito de que los Beatles habían pensado que este nuevo álbum fuera una autobiografía. exploración de su juventud de posguerra en Liverpool. Más tarde, McCartney desmintió el rumor: “No hubo ninguna conciencia de que nos sentaríamos a recordar nuestra infancia. 

Ya sea que los Beatles estuvieran o no mirando hacia casa, sin embargo, estaban buscando un santuario. Querían distanciarse de su imagen y McCartney encontró una solución: «Pensé: ‘No seamos nosotros mismos'» haciendo un disco. “Todo sobre el álbum”, dijo McCartney, “será imaginado desde la perspectiva de estas personas, así que no tenemos que ser nosotros, no tiene que ser el tipo de canción que quieres escribir, podría ser la canción que podrían querer escribir”. McCartney propuso llamar a este grupo suplente Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, y escribió una canción principal para introducir la premisa al principio del álbum. Según los informes, John Lennon y George Harrison tenían dudas sobre este escenario ficticio.

Para McCartney en particular, esta táctica abrió oportunidades. Aunque Lennon finalmente se ganó la reputación de ser el principal vanguardista de los Beatles, McCartney había sido el pionero original en este sentido. Durante algún tiempo, McCartney había estado interesado en la vanguardia musical, estudiando y escuchando a compositores modernistas como John Cage y asistiendo a actuaciones de Pink Floyd y Soft Machine en la floreciente escena clandestina espontánea de Londres. El biógrafo de McCartney, Barry Miles, escribió más tarde que McCartney le contaría a Lennon sus ideas musicales y que Lennon lo presionaría para que las hiciera. En efecto, McCartney se disponía a desafiar la división entre las artes superiores (música clásica) y las inferiores (rock & roll), y esa ambición, más que cualquier otra cosa del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, tuvo importantes consecuencias.

El gambito de McCartney le ganó la ventaja en los Beatles. Ya había aportado enfoques vanguardistas a Revolver, pero con Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, escribió más tarde el ingeniero Geoff Emerick, McCartney estaba emergiendo como el productor de la banda. Más tarde, Lennon estuvo de acuerdo: «Estaba en una gran depresión en Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, y sé que Paul no estaba en ese momento. Estaba sintiendo una caída de confianza. Estaba pasando por un asesinato”. (George Martin también sintió que Lennon podría haber estado celoso de parte de la atención que el productor le dio a la música y las ideas de McCartney). A pesar de la crisis personal de Lennon, se sentía insatisfecho con su vida privada y confundido acerca de su propósito artístico, ansioso por empujar los límites conceptuales como McCartney. Según Richard Lush, un ingeniero de Abbey Road entrevistado en Mojo, Lennon dijo que lo que más buscaba en el proyecto era “nada normal. Quiero sonar diferente hoy, nada como sonaba ayer”. Además, los Beatles insistieron en sesiones cerradas. Rara vez permitían visitas; no querían que nadie criticara sus ideas.

Esta dinámica significó que el Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band tendría dos vidas inmediatas: su famosa vida pública y una realidad interior más truculenta que tuvo un desenlace imprevisto. También hubo otros elementos que se mezclaron con todo esto, el principal de ellos una influencia que los Beatles habían mantenido oculta durante mucho tiempo. “Cuando George Martin estaba haciendo su programa de televisión sobre Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, recordó McCartney, “me preguntó: ‘¿Sabes qué causó el álbum?’ Dije: ‘En una palabra, George, drogas’ Y George dijo: ‘No, no. Pero no estuviste en ello todo el tiempo’. ‘Si, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band era un álbum de drogas’”.

Los Beatles habían sido introducidos a la marihuana por Bob Dylan en 1964 y habían usado la droga constantemente desde entonces. Pero los psicodélicos, que ahora estaban tomando, proponían posibilidades más arriesgadas e intensas. Los primeros dos miembros de la banda que tomaron LSD, Harrison y Lennon, ingirieron la droga sin saberlo, en una cena en 1965. El ácido los había asustado pero también los sedujo. Lennon sintió que su composición se benefició inicialmente de la experiencia psicodélica (‘She Said She Said’ y ‘Tomorrow Never Knows’, de Revolver, y ‘Strawberry Fields Forever’ fueron todas influenciadas por la conciencia del LSD). Pero en el momento del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, en las sesiones, según muchos relatos, Lennon tomaba la droga con tanta frecuencia y experimentaba su efecto demoledor de ego tan constantemente que a veces sentía que estaba desapareciendo dentro de su banda y dentro de sí mismo. McCartney inicialmente se había mostrado dudoso de compartir LSD con los demás, pero una noche Lennon tuvo una mala reacción a una dosis de LSD y eso terminó con el trabajo de la noche. McCartney llevó a Lennon a su casa cercana y luego tomó LSD él mismo para intentar acercarse nuevamente a su compañero de composición. Fue una noche intensa cuando ambos vieron el lazo de su mutuo amor, y ambos vieron las divergencias que los separarían. “Fue una experiencia muy extraña”, dijo McCartney años después, “y quedé totalmente impresionado”.

El efecto de los psicodélicos en el Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band se convirtió en tema de discusión tan pronto como se lanzó el álbum. Para algunos, el LSD impregnó todo lo relacionado con el disco. Esto fue más obvio en la vívida descripción de Lennon de un viaje con ácido, ‘Lucy in the Sky With Diamonds’. También se vio a las drogas -frívolamente o no- para informar ‘With a little Help from My Friends’ (las drogas unen a los amigos, o son de hecho los amigos mismos), ‘Fixing a Hole’ (tomada por algunos indignados moralistas como referencia inyectarse heroína) y ‘Getting Better’ (mejora personal provocada por el estado eufórico de las drogas). Al final, los Beatles apuntaban a la invención. Los alucinógenos pueden haber sido una influencia, pero también lo fueron las ambiciones de libertad y experimentalismo, ideales que fueron fundamentales para el impulso de la década de 1960; La naturaleza de ese momento era impulsar nuevas posibilidades.

Al mismo tiempo, no hay duda de que las drogas pueden afectar la forma en que uno ve el significado y la convención social. Las canciones más importantes del álbum, ‘She’s Leaving Home’, ‘Within You Without You’ y ‘A Day in the Life’, reflejaron puntos de vista poco ortodoxos. ‘She’s Leaving Home’ fue la interpretación comprensiva de McCartney de una niña fugitiva y los padres que abandonó, la única pista del álbum que abordaba directamente un dilema social. «Within You Without You» fue la única pista de George Harrison en el álbum y demostró otra influencia en los Beatles. Harrison había sido el extraño en el grupo, y fue el primero en volverse en contra de su fama. Pero en las sesiones se sintió renovado por una estancia de meses en la India y por su estudio de la doctrina de la filosofía oriental de elevarse por encima de lo efímero. De hecho, las creencias del pensamiento oriental en el trascendentalismo parecían muy adecuadas para la contracultura emergente desilusionada por los principios modernos. ‘Within You Without You’ fue la súplica de Harrison a la audiencia de la que casi se había alejado: “Estábamos hablando/sobre el amor que se ha vuelto tan frío y la gente/que gana el mundo y pierde su alma/ellos no saben/ No pueden ver / ¿Eres uno de ellos? A lo largo de los años, ‘Within You Without You’ ha sido ridiculizada por sermonear, pero es difícil imaginar al Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band sin la pista. En un álbum que trata de ir más allá de los límites, la majestuosa contribución de Harrison fue la que más se acercó a articular esa aspiración en términos idealistas.

‘Within You Without You’ y ‘She’s Leaving Home’ fueron esenciales para el disco, transmitían un sentido de compasión, de esperanza, pero ‘A Day in the Life’ era más compleja e inquietante. La canción fue principalmente una composición de Lennon, sin importar sus dudas sobre él y el Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, terminó proporcionando el momento culminante del álbum. En el borrador original de Lennon, ‘A Day in the Life’ era un soliloquio hermoso y triste, pero al igual que con ‘Strawberry Fields Forever’, los otros Beatles y el productor Martin vieron la oportunidad de hacer algo sin igual. El relato de Lennon de un hombre tan harto de la vida moderna que lloraba por ella estaba lleno de imágenes ambiguas, pero junto con un arrullo musical, construyeron con calma una sensación de temor y epifanía. 

Lennon le pidió a McCartney una parte intermedia de la canción: necesitaba una distracción que lo alejara y luego regresara al tema central del anhelo desolado. McCartney ofreció un fragmento con el que había estado tocando, pero también pensó en una manera de hacer que los cambios cruciales de la canción fueran hipnóticos y desorientadores: una orquesta tocando un caos ascendente medido. A Lennon le encantó la idea, Martin pensó que era excesivo, pero al final prevalecieron los compositores, lo que resultó en lo que puede ser la mejor grabación en el catálogo de los Beatles. En su última colaboración, Lennon escribió su canción más significativa y McCartney realizó sus mejores ambiciones de vanguardia.

Aunque se grabó antes que cualquiera de las otras pistas del álbum, ‘A Day in the Life’ encontró su lugar al final del álbum, después de que la banda imaginaria hubiera ido y venido. Pero la canción no era una coda sino un réquiem tanto para el Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band y por su visión de santuario. Cuando se abre la pista, Lennon habla de un hombre que «se voló la cabeza en un automóvil». Puede ser un acto de suicidio, tal vez una iluminación inducida por drogas, pero de cualquier manera el cantante no puede apartar la mirada: no es un hombre que ha muerto sino una edad que no se puede soportar y no se puede alejar. A partir de ahí la música se convierte en un torbellino incipiente, y otro cantante, McCartney, intenta sacarnos de las noticias a un sueño de sobrellevar la vida cotidiana con insensibilidad narcótica, pero la voz de Lennon no permite engañar a la esperanza. Insiste en descifrar la farsa moderna y luego la orquesta saca la representación del mapa conocido del siglo XX. ‘A Day in the Life’ existe en el espacio entre el desconocimiento y el desencanto –el espacio en el que ahora se mueven los tiempos– y cierra con el momento más famoso de la música de los 60: un solo acorde tocado por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Martin y el asistente Mal Evans en varios pianos a la vez, resonando una y otra vez, como una posibilidad sin resolución. 

Era el abismo al final del sueño, el vacío que el sueño tenía que superar de alguna manera. A medida que ese acorde lleno de acontecimientos perduró y luego decayó, vinculó a toda una cultura en sus misterios, sus implicaciones, su sentido de providencia encontrado y perdido. De alguna manera, fue el momento más conmovedor que la cultura jamás compartiría y el último gesto de unidad genuina que escucharíamos de los Beatles. el vacío que el sueño tenía que superar de alguna manera. A medida que ese acorde lleno de acontecimientos perduró y luego decayó, vinculó a toda una cultura en sus misterios, sus implicaciones, su sentido de providencia encontrado y perdido. De alguna manera, fue el momento más conmovedor que la cultura jamás compartiría y el último gesto de unidad genuina que escucharíamos de los Beatles. el vacío que el sueño tenía que superar de alguna manera. A medida que ese acorde lleno de acontecimientos perduró y luego decayó, vinculó a toda una cultura en sus misterios, sus implicaciones, su sentido de providencia encontrado y perdido. De alguna manera, fue el momento más conmovedor que la cultura jamás compartiría y el último gesto de unidad genuina que escucharíamos de los Beatles.

Cuando los Beatles terminaron Sgt. Pepper a fines de abril de 1967, habían invertido cuatro meses y $75,000 en el proyecto (inversiones sin precedentes en ese momento) y sabían que lo que habían creado era algo diferente a todo lo que habían hecho antes. Pero nadie estaba preparado para lo que sucedería con el Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. El disco vendió 250.000 copias en Gran Bretaña en su primera semana (500.000 a finales de junio) y 2,5 millones en Estados Unidos a finales de agosto. Encabezó las listas del Reino Unido durante 27 semanas y ocupó el puesto número uno en Estados Unidos durante 15 semanas. Estas cifras eran inigualables hasta ese momento.

Esto quiere decir que el Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Bandmtocó un nervio en la cultura popular como nunca antes lo había hecho; definió una era y rompió formas, e intencionalmente o no, captó y animó el estado de ánimo de la época. El estruendo de apertura del álbum, con una guitarra estridente atravesando la pompa de una banda de música anticuada, fue un heraldo de cambio: lo viejo estaba dando paso a lo nuevo, y ese sonido, ese valor, de repente estaba en todas partes. “Durante un breve tiempo”, escribió el famoso crítico Langdon Winner, “la conciencia irreparablemente fragmentada de Occidente se unificó, al menos en la mente de los jóvenes”. Real o no, esto fue visto, y aún se recuerda en gran medida, como un hecho o un llamado a la comunidad. De alguna manera, los Beatles habían representado este ideal, fusionado con el valor del cambio generacional, todo el tiempo: habían dejado claro desde su llegada que habíamos entrado en una era diferente, que los jóvenes eran ahora libres de inventarse a sí mismos en términos completamente nuevos. Con los Beatles fuimos testigos del poder social y cultural que un grupo pop y su audiencia podían crear y compartir, y porque Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band tenía que ver con nuevas alturas, las posibilidades de todo tipo parecían ilimitadas. Impulsado por el impulso de los Beatles y otros, el rock & roll se confabuló con las perturbaciones sociales y políticas de la década de 1960. Lennon dijo más tarde: “Cambiar el estilo de vida y la apariencia de los jóvenes en todo el mundo no sucedió simplemente, nos propusimos hacerlo. Sabíamos lo que estábamos haciendo”.

Pero el Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band no podía continuar, ni podía mantener y sostener a los Beatles. Solo intensificó la necesidad de que Lennon se liberara. Había cedido y apoyado los deseos de McCartney para el álbum, pero Lennon pensó que estaban escribiendo cada vez más desde diferentes perspectivas. McCartney estaba componiendo narraciones de hombres comunes y llamadas de celebración; Lennon estaba escribiendo desde lo que él veía como un punto de vista personal más auténtico y problemático. “Paul dijo: ‘Ven a ver el espectáculo’”, dijo Lennon más tarde. «Dije: ‘Leí las noticias hoy, oh chico'».

Los otros aparentemente nunca disculparon a McCartney por su gobierno del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, aunque fuera su momento eminente. En años posteriores, todos los Beatles excepto McCartney se distanciarían del álbum. Harrison y Starr dijeron que a menudo se sentían desocupados en las sesiones, principalmente esperando tocar lo que se necesitaba tocar (aunque el trabajo de Starr en el álbum redefinió el sonido y el arte de tocar la batería en el rock).

Con los años, la reputación de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band ha subido y bajado y vuelto a subir en parte porque las generaciones posteriores no han querido verse limitadas por la noción de que los ejemplares de la década de 1960 no se pueden superar. Pero también se debe a que, con razón o sin ella, el sargento. Pepper ahora se ve en gran medida como la hazaña de McCartney, y en las opiniones revisionistas de los Beatles, el genio de McCartney ha sido relegado como menos convincente que el de Lennon. Nada de esto realmente puede quitarle al Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band su valor duradero, aunque ciertamente profundiza el enigma en el corazón del álbum: que los Beatles querían excitarnos, pero también querían mantenernos alejados (¿quién puede culparlos, dado que uno fan enloquecido asesinó a Lennon en 1980 y otro apuñaló a Harrison a finales de 1999?). Las masas habían perseguido a los Beatles hasta el refugio que era el sargento. Pepper , aunque el álbum solo acercó a esas mismas masas al agitarlas, hablar por ellas. Los Beatles permitieron un ideal momentáneo de parentesco en el que quizás ellos mismos nunca tuvieron la intención de participar, y que su propia unión no sobreviviría.

Pero los Beatles no pudieron evitarlo: después de todo, querían que el mundo escuchara lo que habían hecho. Su mayor talento siempre había sido estar a la altura de las circunstancias de la historia. Nunca hicieron eso de manera más memorable o significativa que con el Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band fue parte de un momento en el que el siglo XX se estaba abriendo para revelar la potencialidad interna, y luego, con la misma rapidez, cerró esa promesa. El álbum ejemplifica ese momento porque el Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band es también la historia de la temporada en la que los Beatles retrataron un lugar del que no irían más allá. Tampoco nadie más. Una era que fue un momento se perdió y nunca volvería.